2023年素描感想心得(实用16篇)

格式:DOC 上传日期:2023-11-24 14:21:03
2023年素描感想心得(实用16篇)
时间:2023-11-24 14:21:03     小编:紫薇儿

人类社会发展至今,总结已经成为一种重要的思维活动和表达方式。在写总结时,要避免主观偏见和情绪化的表达。参考以下小编为大家整理的总结案例,或许能给你写好总结带来一些灵感和思路。

素描感想心得篇一

素描心得大一下学期的四周素描课结束了,短短的四周中的素描绘画让我再次学到了一些新知识。以前听过老师说的一句话,素描就是一切!当时觉得这话有些绝对,也觉得是老师想更好让我们巩固素描基础而说的一句话鼓励我们,但随着我画画的时间逐渐增长慢慢发现老师的话言之确凿,也懂得了素描的重要性,渐渐理解并认知了“素描就是一切”这句话。

从开始学画画的我们知道,素描水粉等是先从素描学起的,最先画简单的几何物体,逐渐画的复杂,那时不论多么简单的几何体,我们都要抓住或找准物体的透视,老师强调的也是透视的变化与准度,那时的我并不是很喜欢在几根线上不停改改擦擦,无聊不解甚至不耐烦,那时的我喜欢画室和书上那些画的很逼真的素描,迫切希望能早一天画到那样的画,但一步登天是不可能的,就像工程师渴望自己设计的大厦矗立,但要打造牢固的地基,这样大厦华丽与地基的朴实才能相得益彰。结构,透视,三大面,五大调,基础的知识让我们低下梦想的头,暗暗努力练习着,不记得自己从小到现在糟蹋多少张白纸了,也忘记了自己那些数不清的铅笔,现在只依稀记得那句爸爸的玩笑话,一张纸五毛钱,但你画上画了就不值钱了,当时自己也愤愤的乐着,虽然心里不爽,但也无可奈何,因为知道基础的练习不是一朝一夕就能改变的,也相信基础对我们的重要性与它的平凡可贵。

现在的我对基础二字的理解不单单是字面上的'解释了,而是通过画画需要的基础训练,明白了自己学习和做人,也要像画画一样从基础做起,把基础做好,哪怕改的遍数再多,错的地方再多,也要把基础打的扎实与牢固。虽然基础的东西有时觉得轻松简单,甚至不屑一顾但自己通过这些日子画画成长经验积累中真正发现了那些大师画的创作和名作画法很简练,表达言简意赅,意味深长。觉得这些作品不是因为大师的名气而出名,也不是他人的炒作而著名,是因为他们的画中体现着他们过人的基础与他们自己的真正对艺术的思想。看了大师与其他的优秀的作品,自己从中学到了画画必须步步扎实才能进步,才能表现的更好。

这四周素描课,老师继续在我们的结构基础上下功夫,并指导我们在素描结构基础上继续加强,我也通过这几周的每次作画中感觉到自己对素描对象物体的理解进一步加深,对形体结构的把握也一步一步提高。这段时间的素描练习让我对“素描就是一切”这句话体味越来越深,明白应该不停地在自己自认为简单但却易疏忽的基础练习中改进自己画画的习惯和自己作画的理解。

素描感想心得篇二

当今的高考素描教学中,造型能力的培养很自然地包含了对于绘画要素及艺术规律表现性的训练,学生的绘画语言意识和创新意识也便在这种训练中得以锻炼和培养。本人在具体的教学过程中有意识地进行了一些这方面的实际尝试,其中大部分是建立在课堂写生教学基础上的。

首先进行有单纯灯光或自然光源的一组静物训练,设计要求明暗效果,要求学生完全用明暗色调去描绘对象,只充分展示明暗的美感。

第二步画一组不同固有色且形状、面积不同的静物,只要求学生将各色彩之面变为明暗配置,以使学生取得对调子配置和典型形态的明确概念。

第三步画一组有明暗效果的静物或模特,要求学生作局部或全部的明暗转换练习,以扩展学生对于明暗对比的认识方式并自由运用。

明暗对比是描绘光、阴影和立体的最理想的手段。但传统的写实素描,明暗关系比较被动地依从自然物象,虽然光束射在一个物体上产生了高光、中间色调、深色调、阴影、反射光,但是现代艺术的概念使得它变得同以往有所不同,我们现在用明暗来实现我们的全部愿望,而非单纯地描绘“真实”——明暗之间的对比是造型构成中最富有表现力的重要方法,发展学生自由地使用明暗对比进行画面的空间构成和平面构成的能力是十分必要的,在这里明暗实际上是黑白灰依据结构关系进行量的使用。第三步的练习就在于此;在第一步的练习中,明暗将不是一种累赘,而是一种表现因素,一种审美知觉;第二步的练习训练学生不同程度的明暗调子与形的区域关系并明确清晰地以一种二次元状态表现。

在结构素描中,上述训练将不适用,因为把形的起伏看成是色的深浅,将妨碍对形的结构本质的研究。

明暗色调训练涉及到对光的研究,光线可以充分发挥作用,如同我们在伦勃朗的画里看到的那种随意使照射手段改变的效果,在印象派的作品里,光线来自被描绘物的内部,物体的最终形象是由其形状和光线相互作用而成,具有很大偶然性,不同条件的照射作用,使物体呈现不同形态,这种不确定性也成为艺术表现的主题。在现代绘画里,阴影不再是由光线操纵,而是画面、人、事物本身构造的一部分,有独立的形象及含义,如勃拉克画里的阴影“形象”。

现在我们不仅仅把明暗色调同光和阴影联系起来,只是“真实”地再现客观物象,而是更积极地运用明暗来组织画面并赋予它活力,使明暗运用有更大的创造性,来达到我们更直接的目的。在研究明暗对比、配置法则及色调表现的素描教学中,命题的创作性素描是十分有益的训练,学生的性格情绪决定了他是明晰而有秩序地运用明暗法,还是单纯地从视觉感受来描绘光与影,或是把它作为一种高度敏感的表现语言,教师应当在具体教学中加以观察并引导。

第一步是画一组肌理质感有明显区别的物体如皮毛、粗石、木头断裂面等,要求学生不择手段地表现对肌理质感的感受。第二步进行人造物、植物、自然生活局部(微观)与整体的自然肌理、纹理效果的刻画。第三步画一组静物,外轮廓写生,然后给予完全相异的肌理质感或肌理互换,以探索肌理的表现与形的关系。第四步,利用写生——默写、触摸——默写的方式,作印象和想象力之中的形与肌理质感关系的素描。

艺术家对现实的也对暗示的肌理的关注,在视觉艺术上一直产生重大影响。在写实素描中,对模仿一个有肌理的物体、形态和表面的真实幻觉而对媒介作巧妙的处理。现代艺术中,肌理质感的运用更加广泛与纯粹,成为重要的绘画与造型手段。在素描教学中,关于肌理质感的训练将促使学生从触觉质感、抽象纹理的角度去看周围的世界,从具象中提取抽象的形式因素,再通过素描手段加以解释。现在发展于肌理的研究,在于扩大学生观察客观世界的思维角度,无论客观还是微观的自然现象都向人们提供了这方面表现的可能。对比要素同肌理形式结合起来应用,是肌理训练的基本法则。

肌理的形态和描绘工具性能有很大关系。应当鼓励学生尝试各种描绘工具的兴趣,不同系别专业的学生在训练中会显示出不同的趋向。在素描教学中发展对材料语言的敏锐感受,在提高技能表现的同时,同样达到审美意识的培养,以期在创作中把肌理作为出色的设计要素。

第一步画一组明显高与水平线的静物(或者相反),要求学生利用透视表现在极大透视状态下的空间形体立体感。第二步画视平线上或下的模特,要求学生必须在仰视或俯视的角度下,尝试寻找并描绘因透视原因而形成的特异造型,激发学生写生时多方位的观察模特的造型意识。第三步,在一幅素描里作各种透视的局部,带创作性的结合成整体,也可通过不断移动视点写生完成。

虽然透视知识对学生而言是枯燥的,但在空间造型中却极为重要。透视造成的结构的点在二维平面上的位置决定了形的立体,要准确描绘它,就必须懂得透视。

但是在表现性素描里,透视则可能是一种束缚。在现代一些素描里,离开透视,仍然可以造出联想的画面空间与立体,依靠材料、肌理、面积等的对比也可以造成联想的空间与立体效果。

然而,更有意义的是透视的主动运用。强烈的透视效果可以使物体扭曲变形,产生戏剧般的造型效果,比如摩尔的《防空地道透视》。当然透视法不是被用于刻板地再现空间,而是被用于表现某种特殊意义的时候,透视法可以被自由地加以运用。契里柯就是为了情绪上的效果而采用透视。

透视知识不应当成为取代视觉想象力的陈规。现代则采取更加广义的透视,正确地改变事物的相互关系,运用色调、肌理、点线面、形状等建立抽象空间的新透视关系。

第一步从写生素描中作一系列不同变体,在局限中改变素描的概念,并不断发现与深化艺术的想法。第二步把标有座标网络的照片作不规则风格的复制素描练习,把多张照片的局部利用网格置换复制进一张素描里。第三通过写生作抽象的明暗、线条、形态的节奏、韵律练习。

虽然在一般的写实素描中很大程度上依据基本视觉中的自然关系加以构图和再现形象,但是系统地研究设计与构成,将给素描带来创造性的新貌。

设计与构成知识涉及到画面的闭锁形式,闭锁形式以有机的和无机的两种形式出现,图解是无机形式的一种表现,而结构主义及其派生物则充分利用了无机形式——几何形来进行画面的创造。我们在设计构成里。则主要训练学生画面联接的设计意识,以及新主意、新方法的创造。座标格的利用是一种最基本的方法,在随意扭曲的放大网络中素描,正规网格的照片肖像会自然产生变形效果。局部的扭曲产生趣味中心,由此素描通过这种方法显示运动时间的四维性。上述训练还培养学生创作素描的意识与能力——把自然视觉的组合变为一种超视觉的组合。外形比例、稳定、对称、均衡、对比、和谐等法则被用于画面设计与构成。

素描构成训练,通过写生与创作结合是比较理想的方式,比如依据写生对象的`外轮廓,过渡到比较自由的构图,然后有意识地安排画面色调,建立画面结构。还可各取静物的一部分,相互穿插,重组画面,感受来自对象,在重建的画面中保持这种感受十分重要。

素描感想心得篇三

素描作为造型艺术的基础,越来越受到人们的重视。不管什么风格的基础素描,它的基本要求是一致的,只是对素描造型诸要素各有不同的侧重而已。在基础素描教学中应本着现实主义的原则,要求用写实的手法表现对物象的真实感受。作品应以客观物象为依据,根据对物象的认识和感受,艺术地表现一定环境与光影下的具体物象。主观感受应依据客现物象并受制于客观物象,所谓“艺术地表现”是指概括、取舍、加强、减弱等艺术处理。

素描两个环节很重要:轮廓准确和注意整体。要求轮廓准确是克服造型似是而非的主要办法,造型似是而非是初学者最普遍的毛玻要求轮廓准确,可以培养学生在学习上严格的作风和求实的态度。这里所说的轮廓准确并不是说要在素描的第一阶段就细抠轮廓。第一阶段打轮廓时能做到构图恰当,比例准确,要点鲜明,形象明了,就应该说是轮廓准确了。

注意整体是观察物象和处理画面的一种方法,这个方法掌握得是否恰当直接影响作品的质量。不正确的观察方法,往往是盯住一点而忽略了全局,目的是为了看清楚那个要画的局部,并不作全面考虑,结果是只见树木不见森林,只看局部的细枝末节而看不到整体的情节气势。而作画时对物象的观察分析,不仅是为了认识物象,更重要的是为了表现物象。这就要求在开始完成一份素描作业时,要根据对物象的观察和感受,对习作的整体效果有一个设想,就像导演拿到剧本就应该在思想中形成这部戏或这部电影的整体“视像”艺术。但这并不是说只强调整体而忽视局部细节的深入刻画。整体和局部是对立统一的关系,并不存在纯粹的“整体”,整体的丰富性有赖于对局部的深入刻画。

整体--局部--整体,作为习作的整个进程大致是这样,但在深入描绘各个局部的过程中,自然地形成了很多小的阶段。应当要求在习作的每个阶段都要考虑整体,并为掌握整体而调整整个画面,使每个阶段停下笔来都是一张形象生动的画。所以,掌握整体是对局部而言,在一定阶段必须把主要精力用于刻画物象的整体性特征,有了具体物象的整体性才有提高的基础能力。

不仅要有长远的总目标,而且要有分段实现的具体目标和要求。在不断循序渐进和适当重复的过程中,才能牢固掌握造型规律及其有关知识和技能,才能得心应手地表现各种环境下的复杂事物。

习作的优劣还取决于观察事物的深度和知识面的广度,取决于艺术修养和技术水平的高低。因此,“画外功夫”要正确引导,多掌握一些课外知识,如:文学、美学、历史等方面的知识,使他们多了解不同素描流派产生和发展的过程,以及它们的主张和特点。这样能够使扩大知识面,开扩眼界,有助于提高绘画水平。

在基础未打好之时,对于那种专门追求风格、流派的做法,加以引导和纠正。要认识到:没有浑厚的基本功作基础,单纯地去追求某些风格、流派的做法是有害无益的。因为不仅要具备照着物象摹写的能力,更重要的是要培养自己的理解、记忆和想象能力。这样,才能真正具备全面的造型能力。

调整修改应本着整体的原则,反复分析研究,反复比较,理解形与神的关系。要用第一眼看到物象时那种新鲜强烈的感觉来检查画面效果,找出画面与物象之间的差距,检查物象与物象之间的组织结构、形体比例是否准确,质量、空间关系是否恰当,主次虚实是否有序。这些因素的调整,主要是想通过反复的校对和比较,能够更深入地研究对象和表现对象。这里所讲的“表现”是说:在素描训练时,应当要用对物象深入的形容和新的发现来不断地激起表现的愿望,激起类似创作的激情。

素描训练,不仅是描摹现象,而且是艺术地再现。所画的那部分不仅是物象的一部分,也是构成画面的有机组成部分。不仅要看这部分是否画对了,而且还要看它是否有表现力。要求表现就是要讲究线条,讲究黑、白、灰,讲究概括,讲究画面的构成和组织,要力求形神兼备,要像写文章那样讲究文采,像戏剧那样讲究韵味。要通过表现使素描基本功成为创作性的艺术活动。由于同一班的学生受教师的影响比较大,要求他们做到风格多样是不可能的。同时,在基础未打好时,就过分地热衷于“个性”会给自己在一定程度上造成偏食的坏习惯,不利于今后的发展。

素描感想心得篇四

艺术永远是现实的反映。我们这个时代的艺术就是我们这个时代精神观念的反映,有什么样的思想观念就会产生什么样的艺术形式。所以,观念的转变是最重要的!改革开放的过程就是思想观念转变的过程,而艺术是该走在时代的前沿,因为艺术具有其前瞻性,我们的艺术教育怎能脱离这样一个时代?素描教学的观念作为艺术教育的基础,怎样与时代发展相适应?这是我们的教育者应该思考的。

我们从艺术史的角度来看,古典艺术是在封建制度下形成的,艺术家是为皇帝或上帝服务的。进入现代社会,艺术家要通过艺术表现自我,艺术的精神在于创造。艺术家发现了潜藏在生命里自由的欲望以及发现与创造的欢乐,造型艺术再也不仅仅是宗教的图解和宫廷的装饰了,要求艺术和学并列,造型艺术和学是同样崇高的艺术形式。素描的多样性是在人的认识不断发现不断创造的过程中形成的,可以说,是在尊重个体人的创造才使素描的多样性成为可能。素描可以有多种表现形式,素描教学的应更宽泛些,素描不仅是技巧与能力的训练,也应是思想与观念培养。

首先说是该解决认识问题,其次是表现问题。但素描教学的具体问题是什么呢?简单的说是造型问题。复杂了说:素描教学应解决在色彩之外字语言等其他媒介无法表达或表达无力时所需的视觉图形语言。运用视觉图形语言去思考、去表现视觉感受以及引导视觉感受是素描教学的核心问题。

1.培养学生独立观察思考的能力是基础教学的出发点。在素描教学中培养学生深入观察、独立思考、有自己的判断力是首位的。

2.人的普遍视觉需求。人的视觉包括生理的和心理的两个方面,研究具体阶层人群对图形的感知能力是素描教学的重要课题。

3.在具体的素描作业中画面的组织结构是第一位的,我们所说的造型离不开特定的画面空间。画面的组织结构与构图经营位置有相通之处,不同的是“组织结构”更强调画面图式内在的有机联系,强调视觉形式具有生命的整体构成。

4.形象感觉的表现与传达。包括形象特征、形体结构、质感与量感给每个人相同或不同的感受。这里既有视、知觉的训练也有表现技巧的训练。

5.工具材料的运用与发现,对材料工具的敏感是当代家的重要特征之一。素描的工具和材料是朴素的、相对简单的,正因为简单才留有发挥我们想象的空间。

6.了解与传统。对中外历史与传统的了解与掌握是素描的重要途径之一古今中外的素描大师是我们学习的,站在巨人的肩膀上可以看得更远。

素描训练是有针对性的。这是由教学的阶段性不同、专业的性质不同、思想观念的不同决定的。

1.针对学生年龄阶段的教学,首先是了解学生的生理年龄及专业年龄特点,以避免重复教学使学生产生厌倦心理浪费有效时间。

2.针对学生个性素质的开发。每一个学生的个性是不同的,为将来的艺术实践打下宽厚坚实的基础,不是先入为主的风格样式的训练,而是在尊重每个学生的个性同时能加以的引导。

3.针对特定课题的训练。不同的课题有不同的要求,将素描艺术的形式因素分解剥离开来,有针对性的分别训练,以强化对视觉形式要素的感受力。

造型艺术语言的经典与素描的关系,以避免学习素描的盲目性。

前面谈了作为基础的素描教学一开始就应介入到艺术的本质——精神的表达。将素描作为人的精神表达方式,就需要涉及到技术性问题,所以“技术性”是素描教学不可回避的问题。我们常说的艺术教学是教技术还是教艺术在教学实践中是要有清醒的认识。

1.看的。视觉艺术离不开“看”,“看”本身并不需要技术,用心去看就可以了。但是,人的知觉在成长的过程中,由于知识的缘故,“看”就发生了变化。能够用“心”去看,也是需要一定方法的。看是人的知觉重要组成部分,人接受信息的80来自视觉,基础教学就是要唤醒人的知觉。

有些人对“色”敏感,有些人对“形”敏感,有些人喜欢粗线条的大关系,不拘小节;而有些人则喜欢细节的罗列,不厌其繁。“整体的看”与“比较的看”,在教学中如何引导既是观念的问题也是个技术性问题。

2.工具材料的运用。一方面要多尝试运用各类干、湿性材料,以便从中选取自己喜欢的、方便的、耐用的、持久的工具和材料,为能充分表达自己做物质的准备。教员就似个大师傅将各种菜谱摆出来,学生可以自由挑选,当然大师傅还应该是个营养师。

3.知识的运用。

是理论与实践相结合,素描教学就是最初的结合点。透视学、解剖学、人体工程学、视觉心等都是造型艺术的基础理论知识。这些知识在素描教学上的运用体现了极复杂的技术性,应分阶段、分层次、分专业开设实践课程,有重点的进行实际操作与演练。

艺术的重要特征之一就是其实验性。在教学中探讨素描表现的可能性是贯彻教学。

开放的社会需要开放的艺术,开放的艺术需要开放的思想。实验性是向未知挑战,是面向未来。在素描教学中我们应该体会的是思想、是创造精神。

总之,在我们这个开放的时代,艺术应该走在时代的前沿,素描教学的观念作为艺术教育的基础一定要与时代发展相适应。

素描感想心得篇五

创意素描是一种以独特的创造力和审美触觉为基础的绘画形式。我对创意素描的学习与实践使我深感其独特的魅力和无限的创作空间。在长时间的学习过程中,我逐渐体会到创意素描对我绘画技能和创作思维的提升,以及它给我带来的心灵共鸣。下面,我将通过五段式的连贯文章,分享我在创意素描中的感想、心得和体会。

首先,我想谈一下创意素描对我绘画技能的提升。创意素描强调个性化和创造力,并鼓励艺术家去探索各种不同的表现方式。在创作过程中,我被鼓励尝试不同的线条、阴影和色彩运用等技巧,这让我对绘画技能有了更深入的理解。通过反复的实践和不断的尝试,我逐渐掌握了运用素描表现形式的技巧和方法。这不仅使我的绘画作品更具有视觉冲击力,还提升了我的绘画技能和水平。

其次,创意素描对我的创作思维有了很大的启发和提升。在素描的过程中,我不再局限于对客观事物的准确描绘,而是更加注重对事物的个性和独特表达。创意素描充满想象力,让我有机会将自己独特的思维和想法通过绘画表现出来。在实践中,我学会了观察和感受细节,学会了思考如何用素描的形式表达出我的想法和情感。这让我的创作思维变得更加开放和多样化。

再次,创意素描给我带来了心灵共鸣。在创作的过程中,我能够感受到一种与内心沟通的快乐和满足感。素描作品能够直触人的内心,引发共鸣和情感的交流。每一幅作品都是我的心灵的一部分,记录了我的情感、思绪和回忆。通过创作,我能够表达出自己内心深处的感受,与观者产生共鸣和情感上的交流。这种心灵的共鸣是一种美妙的体验,让我感受到了艺术带来的力量和意义。

此外,创意素描还培养了我对生活的观察力和审美能力。素描要求艺术家对事物有细致入微的观察和感受。通过长时间的练习和实践,我逐渐提高了对物体形态、构图和光影的敏感度。素描让我重新发现了日常生活中那些看似普通的事物,尝试以自己独特的视角去表达它们的美和意义。这让我从现实生活中获得了更多的启发和灵感,让我对生活充满了更多的欣赏和热爱。

最后,创意素描教会了我如何通过艺术来表达自己的独特个性。每个人都有自己独特的思维方式、审美观点和艺术风格。创意素描强调个性化和创造力,鼓励每个人去发现和表达自己的独特之处。在素描中,我可以自由地表达自己的思想、情感和创造力。创意素描让我明白,艺术的力量在于每个人都可以有自己的声音和表达方式,每个人都可以用创意来点亮自己的生活和心灵。

总之,通过创意素描的学习与实践,我深刻地感受到了它对我绘画技巧、创作思维和心灵共鸣的提升。创意素描不仅是一种创作形式,更是一种沟通和表达的方式。通过创意素描,我不仅找到了对绘画的热爱,更找到了对生活的理解和感悟。我相信,在未来的创作中,创意素描将继续引领和启迪我的艺术之路。

素描感想心得篇六

通过四周的素描石膏像学习,自身感触颇多,也对素描石膏像的技法有了更进一步的认识和了解。

就以拉奥孔为例,我的作画心得如下-------------。

第一步骤:确定大的运动结构关系、比例、构图。仔细观察背侧面的几条主要支架,以及半侧面头部的面部结构,近部前臂的所占位置以及它与前胸部、后背、腰际间的具体比例、造型,并与之对称后臂的平衡支点,后臂与前臂之间的颈部须发的大体位置。在这里特别要注重透视这一原理在起稿过程中的关键作用。以大体的几何形块来解决看似复杂、又难度较大的形体关系,为下一步的深入做出充分准备,此步可多下功夫反复推敲、比较。

第二步骤:继续深入,要画出大的明暗、空间、结构,分清主次。拉出前臂与侧胸后背的虚实关系。侧胸下的肋骨、胸肌与腰际间的肌肉动势。前臂的动态十分重要,此处刻画要虚实得当,否则与其他部分的关系就会脱节。前臂与头部、颈部紧密相连,层次要分明。继而是面部表情,要稳重下笔,但又不能太过,要考虑整个面部与前臂之间的距离。有的时候在此处会把头部刻画较为深入,而忽略了前臂所处的重要位置。

在处理好前臂、头部、前胸及肋骨至腰际间的大体明暗关系后,进一步画出后背、腰际中线,及后背几个大块肌肉的明暗变化。深入刻画各个部位的大体结构关系。使前臂、后臂之间的形势、动态达到协调统一。第三步骤:深入刻画,不要太急躁,盲目,可以调整一下作画的心态。此时处理太急,会使整个画面发灰,作品失去生气。可以找方法从写生的紧张状态下解脱出来,松弛一下神经,找出一些拉奥孔的资料欣赏、观看,然后自己对作画的对象有一个整体的认识过程,轻松过后,再回到自己的画面。在深入之前,把几大关键不足之处,针对性地总结。从整体、结构、明暗、运动的状态及整个形体的力量、质感逐一深入,整体连贯起来。把所表现拉奥孔的悲愤、痛苦之状艺术地表现出来,感觉画像立体呼之欲出时,就可以停笔了。

再次,从学习的角度上出发,素描石膏像的练习也是必不可少的。学习素描石膏之所以重要,首先在于它反映了结构、比例、形体、明暗、空间关系等等,而这些又是学习绘画的必经之路。因此我们学习素描石膏,主要是学会从整体上全面观察、分析、研究被描绘的对象。....其次,素描石膏是初学者认识和掌握对象的一个好方法。在分析理解对象的结构、特征上,石膏像以其特有的单纯白色,在固定光线下,产生了微妙的明暗变化。它虽然没有复杂的色彩关系,然而“黑、白、灰”三者之间的表现,为初学者观察整体、塑造体积、表现对象提供了极好条件。正确区分“黑、白、灰”三者之间的关系是学习和掌握素描的关键。

再者,素描石膏为学好素描人物打下扎实的基本功。初学者在石膏像的学习训练阶段中,可以不受环境、时间的限制,从不同侧面、不同角度较为固定地给初学者以长时间观察、分析、表现对象的条件。同时,它还可以帮助初学者掌握解剖知识、肌肉的结构与转折关系,从而进一步学习素描人物。

作为基础教育的一部分,素描石膏教学受到了广大美术工作者的高度重视,从国内外一批批优秀美术人才取得的卓越艺术成果和成就看,他们的素描石膏功底都非常深厚,都苦练过基本功。因此,希望广大初学者勤学苦练,全面掌握素描技法。

学号:101084022班级:10级油画二班。

姓名:李照辉。

素描感想心得篇七

素描是一种通过铅笔或炭条描绘物体形态、颜色、明暗和质感等方面特征的绘画方法。对于我来说,素描是一项既有挑战性又有趣味性的艺术形式。通过不断练习和体验,我渐渐懂得了素描的精髓,并从中获得了许多体会和收获。

首先,学习素描让我重新审视周围的事物。素描要求我们观察和把握物体的形状、比例、线条和明暗等特点。在开始学习的时候,我常常只看到物体的表面,无法抓住其本质。然而,随着不断的练习,我发现自己变得更加敏锐,能够看到物体更深层次的细节。素描让我慢下了脚步,仔细观察了生活中的日常物品,发现了它们独特的美丽,让我对周围世界有了更深的体会。

其次,素描为我提供了一个思考和表达的方式。通过素描,我可以将自己的观察和感受转化为图纸上的线条和阴影。每一次画画都是一次深入思考的过程。在绘画的过程中,我需要不断思考如何准确地描绘物体的形状和纹理,如何利用线条和阴影来表达物体的质感和空间感。这种思考让我注意到物体的细微差别和变化,也帮助我提升了观察和抽象思维能力。

另外,素描是一门需要持久耐心的艺术。绘画一幅素描需要花费大量的时间和精力。尤其是当我遇到难度较大的题材时,往往需要多次尝试和反复修改才能达到满意的效果。这个过程需要持久的耐心和毅力。正是通过不断重复的练习和尝试,我才慢慢掌握了一些基本的技巧,并取得了进步。素描教会我坚持不懈,永不放弃。

最后,素描是一种表达情感的途径。通过素描,我可以将自己的情感与观察对象相结合,通过线条和阴影的运用来表达内心感受。有时候,一幅简单的素描就能传达出许多复杂的情感。当我用草坪画出一只小鸟或者一朵花朵的时候,我能感受到其中的喜悦和欢乐。而当我画一盏熄灭的灯或者枯萎的花时,我能感受到其中的沉默和凄凉。素描让我能够更好地表达自己,也让我更加敏锐地感受世界。

综上所述,学习素描是一项具有挑战性和趣味性的艺术形式。通过不断观察和练习,我学到了不少的心得和体会。素描让我重新审视周围的事物,提供了一个思考和表达的方式,培养了耐心和毅力,并且让我能够用画笔表达情感。通过素描,我不仅提高了自己的艺术修养,也更好地理解了艺术与生活的关系。我相信,素描将继续伴随着我,成为我生活中的一部分。

素描感想心得篇八

素描,是绘画艺术的基础,它以简洁的线条勾勒出物体的形态和结构,让观者能够通过线条的变化感受到画面的层次和空间感。素描对于每一个学习绘画的人来说都是必修课,通过学习素描可以提高我们的观察能力和画面构图能力。在我的学习过程中,我积累了一些对素描的心得体会。

首先,素描是感受物体形态和结构的关键。通过细心观察物体的形态和结构,我们可以更好地理解物体的特点和特征,从而更好地进行表达。在素描中,我们要注重观察物体的轮廓线和主线,这些线条能够表达物体的形状、体积和轮廓。在观察中,我发现注重细节的观察是非常重要的,例如物体的纹理、细微的曲线等等,这些细节会给画面增添层次感和真实感。

其次,素描需要勇于尝试。在学习素描的过程中,我们需要不断尝试新的技巧和方法,以丰富自己的绘画风格和表现手法。例如,在使用不同的线条和压力的情况下,我们可以营造出不同的质感和纹理。同时,素描也可以与其他媒介进行结合,例如水彩、炭笔等,这样可以创造出更有深度和层次感的作品。只有勇于尝试,才能够不断摸索到适合自己的创作方式和技巧。

第三,素描需要注重比例和透视。比例和透视是素描的基础,它们关系着画面的真实性和准确性。在绘制素描之前,我们需要学会准确测量物体的大小和长度,并将其转化为画面上的比例。同时,在绘制物体时,我们还要了解物体的透视规律,合理地运用透视法则来表现画面的空间感。在学习素描时,我也遇到了比例和透视的困难,但通过不断的练习和学习,我渐渐地掌握了它们的要领,让我的作品更加准确和生动。

第四,素描需要理解光影关系。光影是素描中非常重要的因素,通过光影的渲染和处理,我们可以表现出物体的形体和立体感。在素描中,我们需要观察并理解物体的光源和阴影,以及光线的照射方向和角度。在绘制过程中,我会尽量去捕捉光影的变化和特点,并通过运用不同的画笔和压力来表现出光与影的效果。光影的处理是素描中很有挑战性和技巧性的一部分,但只有掌握了它们,我们才能够更好地表现物体的形态和结构。

最后,素描需要不断的练习和坚持。学好素描是需要时间和耐心的。在学习的过程中,我发现通过不断地练习可以进一步提高我的技巧和观察力。每天练习素描可以让我更加熟练地掌握线条的运用和表现手法,同时也可以锻炼我的专注力和耐心。绘画是一个需要持之以恒的过程,只有坚持不懈地练习,才能够取得更大的进步。

总之,素描是绘画的基础,通过学习素描可以提高我们的观察力和构图能力。通过不断地观察、尝试、理解和练习,我们可以在素描中找到我们独特的风格和表现手法。尽管学习素描是一个漫长而艰辛的过程,但只要我们坚持下去,就一定会获得进步和收获。不管是在素描还是其他领域,只要我们付出努力,就一定能够达到心中的目标。

素描感想心得篇九

通过这一个学期的专业学习,我积累了一些个人学画过程中的心得与体会,在这里进行一下小结,主要是浅谈一下素描与色彩的学习心得。

我是在暑假真正开始接触绘画,最先接触的是素描,但是长的时间内总是依照明暗画,为了应付考试不论是写生还是临摹都会"抄"得很小心,根本就放不开自己的手,一直觉得画好就要画得像,我在很长一段时间内都是这么认为的,直到联考那天,也是都是这样。翻出以前的练习作业,感觉对于画面的层次,都抓得不准,虽然有局部的刻画,但是画面的整体是散的。还有对于物体的结构抓得不准确,甚至根本不值得一提。

进入大学以后对于绘画有了新的见解,因为以前都是为了应试而去画画,而现在却可以大胆地去发挥自己,可以把自己的手放得更开一点,但是放开的同时也要有严谨的结构,特别对于我们学产品造型专业的人更加重要。一开始我们学的是结构素描,我觉得美术的学习是一个潜移默化的漫长过程,在学习的过程中,一开始根本称不上素描结构,线条也很不准确,所以第一张产品结构素描十分失败,记得画的是一个座机。可第一次的失败带来的是经验,第二次老师让我们默写,虽然我还是把座机拿到手上观察它的各个角度,最终完成了我的作业,然而结果比第一次好了很多。结构准确了,线条也干净了许多。对于结构素描的学习,我重新认识了画面的结构、对比、空间等,就算是简简单单的几根线,也可以表现出一件物品的体积以及画面的层次感和整体感,最重要的是认识到了,素描是要动脑筋的,需要很多的思考,并不是有样画样的,那就是"抄"了。这些是本学期学习素描的最大收获。

色彩对于我来说接触的时间比素描要短得很多了,也是为了应付考试而学习的。以前一直用大块面来画,所以色彩未免显得很单调,画面很生硬。进入大学以后,发现以前的画法完全就不行了,特别是看了老师办公室里的作品,发觉自己的色彩很是单调,而且很放不开,因为太注重形体了。老师教导我们要用色彩来表现整体感觉,所以不要太注重形体,最重要的是要大胆地用色。一开始是很放不开的,在用色方面更是如此。在临摹了一些大师作品之后有了一些改观,从大笔直接铺色块转变到了用小笔触来丰富画面的颜色,这样画面便显得生动了许多,少了以前的呆板多了现在的活泼。

学习色彩的过程也在不断培养自己的色彩感觉,也不断培养着对于色彩的思考能力,边画边想,就能够进步的更快,使画面更加丰富。对于课后的色彩速写我十分感兴趣,这也是以往任何一个老师都没有教过的。这种课后的训练能够更好地培养用色的胆量和色彩感觉。

以上就是这个学期对于素描和色彩学习的心得,通过新的学习,我对绘画有了更加深刻的认识,它是自己意识的体现,而并不仅仅是一味的抄写,我们已经脱离了为了考试而画画的时代,我们需要更加创新,更加大胆地去绘画,使自己的画面以及生活更加丰富多彩。

素描感想心得篇十

素描是艺术创作的基础,对于每一个乐于绘画的人来说,掌握好素描技巧是非常重要的。通过不断实践和学习,我渐渐体会到了素描的魅力并取得了一些心得体会。在这篇文章中,我将分享我的感悟,并希望对于热爱绘画的人们有所启发。

第二段:积极观察。

在进行素描创作时,观察是至关重要的。我发现,细致入微的观察可以提高我的绘画技巧和品质。首先,我学会了观察物体的形态和比例。通过观察,我能准确地捕捉到物体的主要形状和线条,并且将它们准确地绘制到纸上。其次,我也注意到不同的光线和阴影对于素描作品的效果产生很大影响。光线的照射角度和强度会使不同的阴影产生不一样的效果,我努力捕捉这些微妙的差别,并运用于我的作品之中。通过积极观察并运用绘画技巧,我的素描作品逐渐呈现出更加真实和生动的效果。

第三段:形成自己的风格。

作为一个素描爱好者,我一直在探索着如何形成自己独特的绘画风格。我觉得素描是一个创作和艺术表达的过程,每个人都应该有自己的特色和独立思考。通过不断尝试和实践,我逐渐找到了适合自己的风格。我喜欢用简洁的线条勾勒出物体的轮廓,然后再通过阴影来塑造形状和纹理。我也喜欢运用一些非主流的手法,融入一些现代元素来表达自己的想法。形成自己的风格不仅可以提高绘画技巧的熟练度,更能突显个人的艺术品味和独特性。

第四段:用心交流。

画素描不只是一种艺术创作的形式,更是一种与观众交流的方式。我发现,当我将自己的作品展示给别人时,他们会对我的画作产生独特的解读和感受。这种交流的方式不仅丰富了我的思想,也让我能够更好地理解观众的想法和观点。通过观察和倾听,我能够收获各种不同的意见和建议,这对于我的素描技巧的提升起到了重要的作用。因此,我始终致力于与观众进行交流,携手进步。

第五段:持之以恒。

对于艺术创作来说,持之以恒是非常重要的。素描也不例外。我深知,只有长时间的坚持和努力才能不断提升自己的素描技巧和品质。每一次绘画都是对自己的挑战,我不断地锻炼自己的观察力和技巧,用心投入到每一次创作中。同时,我也学会了用心对待失败。失败并不可怕,关键在于我们能否从失败中吸取教训,并再接再厉。所以,我会一直坚持下去,不断学习、实践,不忘初心,追求更高的艺术境界。

总结:

通过积极观察、形成自己的风格、用心交流和持之以恒,我在素描创作中获得了很多体会和收获。艺术需要不断探索和挑战,而素描正是这个艺术创作旅程中的一个重要节点。我相信,只要保持热爱和坚持,一定能够在素描创作的道路上越走越远,取得更大的成就。

素描感想心得篇十一

素描是绘画的基础,是艺术创作的起点。我对素描画有着浓厚的兴趣,今天我想分享一下我在学习素描画的过程中所体会到的心得和经验。

首先,学习素描画需要有耐心和毅力。素描是一种需要反复推敲、勾勒的艺术形式。毫无疑问,对于初学者来说,很难一次就达到令人满意的效果。然而,只有坚持下去,不断练习,才能逐渐掌握基本的技巧和表现力。让我感受到最深的是,耐心是最重要的品质,它能够帮助我们应对各种困难和挑战。

其次,观察是素描画中的核心。绘画是一种视觉艺术,善于观察是成功的关键。在素描画中,我们需要仔细观察模特或者物体的轮廓、形态、线条等细节,并准确地将其表现在纸上。好的素描师往往能够抓住事物的本质和特点,通过简洁而准确的线条传达出来。通过观察,我们也能更好地理解事物的结构和构造,从而提升我们的艺术创作水平。

第三,素描画需要运用透视法。透视法可以帮助我们正确地表现远近、大小和比例关系。学习透视法需要一定的学习和练习,但是一旦掌握,我们就能够更生动地表现出物体的立体感和空间感。透视法是素描画中非常重要的一部分,对于提高我们的绘画水平有着深远的影响。

第四,锻炼手腕和手眼协调能力。在素描画中,准确的线条和细节往往需要我们将手中的笔无意识地舞动起来。这需要我们对手腕和手指的精准控制,以及手眼协调能力的培养。为了达到这一点,我们需要不断地进行速写和练习,增强我们的手部灵活性和精细动作。

最后,素描画是表达自我的一种方式。无论是人的面孔、物体的形态,还是自然景色的变化,素描画都能够让我们将自己的情感和思想表达出来。通过素描画,我们能够更加深入地观察和感受周围的世界,并将我们的所思所想变成一幅幅独特的作品。

总之,学习素描画是一项需要耐心和毅力的艺术创作过程。通过观察、运用透视法、锻炼手腕和手眼协调能力,我们能够逐渐提高自己的绘画水平。素描画不仅是一种表现形式,更是一种思考和表达方式。通过素描画,我们能够更好地观察和感受世界,以及将我们内心的情感和思考变成一种独特的艺术语言。我相信,随着不断的学习和实践,我能够在素描画的道路上越走越远,创作出更多独具个性的作品。

素描感想心得篇十二

第一段:引言(150字)。

素描画是一种以线条和阴影勾勒形象的艺术创作方式,通过简练、质朴的表现形式,能够揭示事物的本质和特点。我从小就对素描画充满了兴趣,并积极学习和实践。在不断的观察和揣摩中,我逐渐领悟到素描画的精髓所在,并从中汲取了许多心得体会。在本文中,我将分享我对素描画的理解和心得。

第二段:注意观察力的培养(250字)。

素描画的第一步就是观察。要学会观察细节,捕捉事物的特点和形态。在素描画中,每一个线条都承载着特定的信息和情感。为了提高观察力,我常常练习写生,将身边的物体、景物以及人物都尽可能真实地描绘下来。通过写生,我不断磨砺自己的眼力和手眼协调能力,逐渐培养出了敏锐的观察力。

第三段:掌握透视和比例(300字)。

素描画需要准确地表现物体的形态和空间感。透视和比例是素描画的基础,也是创作中最容易出错的地方。良好的透视和比例感能够使作品更加真实和立体。为了掌握透视和比例,我进行了大量的练习和实践。我通过研究透视原理,学习物体的构造和比例关系,并将其运用到实际的创作中。通过不断的试错和调整,我渐渐掌握了透视和比例的技巧,并能够自如地运用在作品中。

第四段:表达力的提升(300字)。

素描画不仅是一种技术性的表现方式,更是一种情感和思想的表达。要使作品具有感染力和独特性,需要灵活运用线条和阴影来表达自己的情感和观点。在表达力的提升过程中,我尝试过不同的表现手法,例如运用不同的线条粗细和变化、加强阴影的渲染程度等等。同时,我也不断丰富自己的想象力和创造力,通过对作品的构思和创新,使作品更加富有个性和独特性。

第五段:人生体悟和情感的表达(200字)。

素描画不仅在表现客观事物时有它的独特之处,也可以用来表达个人的情感和人生感悟。通过素描画,我不仅仅是在记录和创作,更是在思考和反思。每一次创作都可以成为我与世界对话和表达的方式。在创作过程中,我能够体会到自己的情感和对生活的思考,这使我感到非常充实和满足。

结尾:总结(100字)。

通过学习和实践素描画,我收获了许多,不仅在艺术方面获得了技巧和灵感,也在人生和情感方面得到了提升。素描画不仅仅是一种创作方式,更是一种沟通和表达的手段。我相信,在以后的艺术创作中,素描画将继续为我带来更多的启示和体悟。

素描感想心得篇十三

素描是美术创作中的基础训练,是艺术家表达自己想法的重要手段。通过素描,艺术家可以准确地表达形象、刻画情感、传递信息。在学习素描的过程中,我也逐渐领悟到了一些心得体会。在这篇文章中,我将分享这些体会,希望能够对其他爱好者有所帮助。

第一段:兴趣是学好素描的基础。

学好素描,首先要有浓厚的兴趣。兴趣是学习的动力,只有对素描感兴趣,才能够持之以恒地学下去。对我来说,最初对素描的兴趣源自于对美丽事物的追求。我喜欢用画笔记录生活中的美好瞬间,或者创造自己心中的理想之景。慢慢地,我发现素描可以帮助我更准确地表达这些意象,从而深入挖掘我的创作灵感。因此,兴趣是学好素描的基础,也是不断进步的动力。

第二段:观察是素描的重要环节。

在素描中,观察是最为重要的环节。仔细观察是素描能够准确表达形象的关键。我通过观察物体的轮廓、线条、明暗关系等细节来捕捉感兴趣的特点。观察的过程需要耐心和时间,但也是一个锻炼细致入微的能力的机会。通过不断地观察,我逐渐提高了对事物细节的敏感度,并能够更好地将其转化为画面上的线条和阴影。

第三段:掌握构图技巧提高创作品质。

素描不仅仅是简单地模仿物体形象,更能够通过构图和运用不同的绘画技法来表达作者的创意和情感。在我的学习过程中,我学到了许多构图技巧,如平面构图、透视构图、比例关系等。这些技巧可以帮助我更好地组织画面,突出主题,给观者留下深刻的印象。另外,不同的绘画技法也能够为素描增添层次感和质感,使画面更加丰富多样。因此,掌握构图技巧和绘画技法对于提高创作品质非常重要。

第四段:素描是一种观察和表达能力的体现。

通过学习素描,我逐渐意识到素描是一种观察和表达能力的体现。在观察事物的过程中,需要细致入微地捕捉其特点,并将其通过线条和阴影的组合表达出来。同时,也需要运用想象力和创造力来赋予画面更多的表现力。素描的学习让我意识到观察和表达是相互依存的,观察的敏锐和灵活的表达能力是促进素描技艺提高的关键。

第五段:素描是一种永无止境的学习过程。

在学习素描的过程中,我深深地感受到素描是一种永无止境的学习过程。无论是技术的提升还是创作的突破,都需要不断地学习和实践。通过参观画展、研究大师的作品,我不断地拓宽自己的艺术眼界,吸取各种创作经验。同时,也要不断尝试新的素材和风格,不断挑战自己的创作能力。因此,学习素描是一种持续不断的修炼,只有保持学习的态度,才能够在艺术的道路上不断进步。

总结:

通过学习素描,我不仅获得了绘画的技巧和技能,更重要的是学会用眼睛去观察和用手去表达。素描对我的艺术修养和创作能力提升有着巨大的影响。学习素描是一段细致入微的旅程,其中充满了挑战和乐趣。我相信,在不断的探索和实践中,我会不断突破自己,为更高的艺术追求而努力。

素描感想心得篇十四

当代美术教育中,素描作为造型艺术的基础,其教学效果直接影响到其他专业课的学习和深入。以下本站小编为你带来素描教学。

希望对你有所帮助!

近几个月来,我和我的学生们都沉浸在素描的世界里。素描对于我这个美术老师是再熟悉不过了,怎样教好他们是我近几个月来常常思考的问题,归纳起来不外乎几点:

1、做好课前工作,保障教学顺利实施。

“只有备好课,才能教好课。”因此,我在每次课前都认真写。

教案。

总结重、难点及解决的方法对于课时和步骤的把握都做到心中有数这样才不至于在课堂上手忙脚乱课堂上的每一个步骤、每一个程序都要在课程开始之前设想好尽可能地为孩子们考虑全面让他们可以顺利接受知识课堂上解决教学疑惑及问题。

2、严把教学关,保障课堂的教学效果。

我们每次课的时间安排为1小时30分。那么,对于学生和老师来说课上这段时间是非常关键的。学生有没有认真听课,有没有认真完成作业,加上老师的教学方法的得当、内容安排的是否合理以及能否针对具体问题的解决而决定了课堂的效果。

3、加强管理,做到课堂无小事。

在我们画室,大部分的学生是带者一颗积极的求知的心态而来的。可是也有各别同学感觉这只不过是课外培训班,所以上课时就不像在平时学校表现严谨。例如课堂小动作、吃东西、讲话等小毛病都出来了。为了让学生明白这其中的道理,我们必须耐心说服、劝导,有时还会与家长进行沟通,目的都是希望学生学的好。同时老师也要看到学生的长处和他们的进步,哪怕是一丝一毫,老师的表扬都会让他们受到极大的鼓舞。

4、教学效果,你我需要共同努力。

学生来学习的目的是学知识,最后的效果是综合了老师的教和学生的学。我觉得如果上面几条都能做的很好的情况下,教学效果便是显而易见的。当然,对于每一次课可能不易达到百分百的满意度,但是可以从每次课上总结经验,这其中包括对学生的要求和自己的要求,这样才能在以后的学习中发挥的更好。

纵观历代大师的绘画成就和绘画认识,都视素描为表述思想、情感最直接最根本的表现形式,如今它已成为视觉艺术各专业基础学习的共同需要。它不仅是视觉艺术各专业夯实基础的需要,亦是一种独立的艺术表现形式,具有独特的美学意义和审美价值。以人物头像为例,浅谈几点素描教学体会。

我国现代素描奠基人之一徐悲鸿先生曾对素描的基本训练提出“新七法”,这七法十分全面地概括了画好一张素描的基本要点,即“一、位置得宜,二、比例正确,三、黑白分明,四、动态天然,五、轻重和谐,六、性格毕现,七、传神”。其中前三点是从构图、造形和色调方面提出的要求,对初学者来说,这三点是最重要和必须把握好的;四五两点是从审美角度提出的美学原则——自然和谐;最后两点又进一步从精神和心理学高度要求素描不仅外形画准画好,还要体现性格、传达精神。我们学习素描一般以写实为基本要求,比例正确是写实的前提,经过一定阶段的训练,把表现对象的比例画准是较容易的,但若把神态、动态画得自然、调子画得和谐生动却是不容易的,这要依靠美术修养、熟练程度及总体艺术要求。

一、“形”与“型”的理解误区。

“形”与“型”对于绘画而言是非常重要的两个方面,两方面共同组成统一的视觉画面。“形”主要指形象平面特征的准确,一个部位与另一个部位的平面位置关系,“形”准是写实绘画的基本要求,其决定了能否把模特画准画像,侧重于二维的表达;“型”主要指所表现的形象的体积关系空间关系的表达,侧重于三维的表达,即所谓形体塑造。“形”与“型”相互区别又相互联系的两个方面共同作用于整个画面。

人物素描头像作为素描基础训练的一项主要内容,要求作画者不仅要掌握头部的基本解剖结构,理解头部的形体结构,还需把握对象的局部特征,及对形体的观察力、感受力、理解力、表现力等等。欲把形体画准,仔细地观察外,还需了解人头像的基本特点,头部结构最基本特点是它的左右对称性,从正面角度画模特儿很容易把握对称特点,从半侧面画模特儿由于有了透视因素的影响,在平面位置上画准对称性并不太难,但从体积上做到左右对称难度却很大。对于“形准”的要求需在各部位平面位置的准确性上严格把关,对于“型准”的要求要依赖其内部解剖结构。对于人物头像素描而言,头骨起着框架的关键作用,要在以头骨为框架的基础上,画准整个头的比例、透视、动态、斜度等,做到解剖结构与形体结构的有机结合。

二、形神兼备——人物素描的最高要求。

形与神是一幅优秀作品需具备的两个基本方面,形准是神备的基础,画形容易画神难。人物素描不仅要表现不同形象的特点,还须尽量深入细微地表现出个性气质、神态情绪、理想追求,表现人物的完美和谐,庄重自然,青春生命,表现现实生活中的不同人物的不同经历,不同环境中的不同精神面貌。作为基础或有一定功底的学生,首先要解决的是形准的问题,在此基础上注意人物神态的刻画,在平时的练习中,注意人物内在性格和情绪的刻画,并不是必须在技巧提高之后才去追求。多留意眉、眼、嘴的情绪变化的表现,在模特神情最为自然、生动的时刻来表现,较容易使画面形象具有生气。

三、整体与局部的相互关系。

整体的艺术形象是一切艺术门类创作中的最高追求。马蒂斯说:“没有整体的形,细节画得再好、再出色也毫无价值。”“整体”有两层含义,一是画面效果的整体性,二是整个作画的步骤的整体性。

一张画的整体视觉效果,是评价这张画好坏的一个重要标准。从整体出发进行观察体验,才能把握住物象大的形态、气质,局部,孤立的不顾整体的观察习惯,只能是因小失大,支离破碎。观察时的整体意识,不仅是视觉习惯问题,同时也是一个审美要求问题。

作画过程应是整体观察整体刻画整体进行,做到整体着眼局部落笔。正确有效的观察应以做画时的整体意识,具体刻画时的比较分析意识,对物象特征的关注意识同时展开,有的同学在作画时不是在整体观念的指导下全面推进,而是急于求成,急着出局部效果,在缺乏对整体效果的把握下一味死抠局部,“只见树木不见森林”,常常是某一部分已经画得非常突出和完整,而其他部分还是空白的,因而造成局部与局部、局部与整体的关系无法很好地衔接。解决整体与局部的关系主要靠比较的方法,比较色调的深浅,比较形体比例的长短、宽窄、大小、斜度,比较透视关系的远与近、虚与实等等。根据这些比较画出来的形象,才能形象的表现出客观对象的本质面貌。

整体也是观察物象和处理画面的一种方法,这个方法掌握得是否恰当直接影响作品的质量,因此,要重视学会正确观察物象的方法。能否把所要刻画的物象整体地控制在自己的视域之内,在处理局部时能否考虑到整体,是在学习中需要不断提示和强调的重点。

分析比较是处理物体与物体之间,物体与周围环境之间,物体自身内部不同部分之间关系的基本思维方式。这样的比较分析能使观察、刻画不陷于孤立、片面、狭隘,它是作画时整体意识在局部深入时的反映。在观察时,写生对象中形状,结构,体面,比例,明暗,空间,质地等绘画因素都是比较分析的对象和内容,这种比较分析意识必需贯穿于作画全过程。

"整体—局部—整体"的反复过程是绘画实践的必然过程。二者互为依托,不可偏废;很好的把握整体,需要一个人的胸怀与气度,一双未受过专业训练的眼睛总容易在局部之间停留,注意力往往迷失在一些细枝末节当中。深入刻画时的分析比较意识是使局部刻画服从画面整体要求的根本保证。有些细节因画面整体需要而自生自灭,它同样完成了它所担负的或主或次的任务;一个细节都不应在整体中占据其他细节的位置,所有的细节应在整体中含而不露,显示其独特的魅力和无穷的意味。

四、再现与表现——两种基本的绘画形式。

素描的再现性是指以客观物象为依据,忠实地再现客观对象的形体特征,真实客观地揭示对象的精神状态和性格特征;素描的表现性是指以画者的主观感受为依据,运用夸张和变形等手法,强调对象形体中的情感因素,强烈表现作者对对象的体验和评判,表现性是素描学习的最终目的。素描的再现性是素描教学的核心内容,但往往一幅作品是再现性与表现性的结合。

虽然美术学习的使命是创作出“高于生活”的美术作品,但对于初级阶段学生的素描学习来说,总的要求就是在二围的空间内再现客观对象,给人造成一种逼真的视觉感受,主要锻炼她们的构图能力,造型能力,形体结构的表现能力,黑白灰色调的控制能力,画面空间的处理能力,质感量感的表达能力,整体性及生动性的理解能力等一系列造型手段的综合能力。”达芬奇说过:“谁善于模仿、谁就善于创造”,从这个意义层面来理解,如要表现首先再现。

五、艺术性与技术性——两个不同的绘画阶层。

素描教学的内容既有技术性因素,又有艺术性因素;素描的技术性是指素描教学中的诸多技术问题,如构图比例,透视,造型,形体,结构,空间,质感,量感,光影,线条,明暗,调子等等问题,素描的技术性是素描学习的核心内容,而素描教学的核心内容归根结底是其艺术性因素。在训练学生技术性的同时应注意唤醒学生的内在潜能,使他们进入敏锐的自我感知世界,也就是培养学生的审美能力独立思考意识即艺术性因素。

到了学习的较高级阶段,应考虑画的有立意,有构思,有审美因素的捕捉调度,有一定画面形式感等。但技术问题如解决不好,必然造成进一步专业学习的严重缺陷。从艺术层面来讲,画的技术性是为画的艺术性服务的,离开了绘画的艺术性这个根本目的,技术性没有了探讨及存在的意义,艺术性是一切技术探索完善的原动力。对于初级阶段学生素描学习的整体要求就是作品在一定技术性的基础上更多的表现出作品的艺术性。

六、轮廓线与明暗交界线——形体具备的基本条件。

轮廓线指物体的外边缘线,实质它本是一定的面,是一定面的的缩影,每个物体的外形轮廓都不同,即使是同一个物体,从不同角度看,也有不同的轮廓形状,它依据物象的形体、透视关系、结构关系而发生变化,会或轻或重或宽或窄或虚或实。轮廓线的处理能力能充分表现出一个人的形体理解能力及塑造水平;明暗交界线是物体亮部与暗部转折处的一个面而不非一条线,确切来说应是“明暗交界限”,而非“线”,它是形体出现深度、体积的关键。每个部位明暗交接线的虚实及色调的变化都是不同的。在基本形准确的基础上,处理好轮廓线及明暗交界线的细微变化便能在二维的平面上浮现出逼真的画面效果。

七、黑白与灰——形体具备的充分条件。

“黑白灰”一般理解为形体的三个大面,即“亮面”、“暗面”“灰面”。它与素描的“五大调子”一起组成统一完整的形体,是调子素描(光影素描)塑造形体最概括、最基本的的法则。素描作品要求基本形准确以外,还要有画面黑白灰的整体效果,黑白对比强烈而响亮,层次分明,具备虚实关系等,另外,用笔忌拖泥带水,要干净利索,忌画得遍数过多和改来改去,要避免画面的脏、灰、乱,这些问题主要是由于画面中的灰调子不准确造成的。在处理黑白灰关系时应做到在画大的明暗阶段,绝不能陷入五官等局部刻画,要始终放眼整体(包括大的黑白对比、大的虚实强弱、大的透视变化),然后在整体的基础上从最主要的部位一步步深入,最后作进一步的画面黑白灰关系的调整。

八、素描的线条。

线条是一种对形体的概括和“抽象”,是表现一切形象的最基本的元素之一,是素描优劣的检验标记之一,是一幅优秀作品的关键因素之一。法国古典主义画家安格尔认为:“线条——这是素描,这就是一切,”充分说明了线条的重要性。总的来说线条的形式有直线、曲线、长线、短线之分。线条具有很强的表现力,用什么样的线条直接影响着画面最后的效果。用直线塑造的形体给人硬朗、结实的感觉,但运用不得当也会有生硬呆板的感觉,易于表现形象较为硬朗的物体;曲线塑造形体给人柔和、委婉、自由的感觉,易于表现形象较为细腻的物体。只用明暗来画素描,虽然正确但很死板,不能充分表达的作者的感情,通过线条和明暗的结合,能充分赋予素描以力量和生气。

九、完整性与生动性——绘画所追求的目标。

画面的完整性,主要指能够恰到好处地掌握深入与概括的尺度。完成后的作品既有较精细的细节刻画,又有大的形体概括,这个尺度的把握要根据作品时间长短而定,很据作品的整体风格而定。以人为素描头像为例,一般要做到:五官的刻画应比较深入细致、生动,基本表现出模特的特征,形神兼具,黑白灰关系明确,明暗交界线近侧的结构形体应深入、具体,远侧的、或处在暗部的细节要统一到基本形体里去,依然能感到这些细节的存在,头发的特点、质感要有一定的表达,服装(领子)用笔简单概括、层次简化,同时注意画面的均衡。所谓生动性,指对整个画面的视觉心里感受,包括通过简洁的用笔表达模特儿的形象、神态、体积、质感等特点,通过线和色调的虚实变化表达对象的空间感,包括色调概括透明,黑白灰有节奏,人物内心感情完美生动等。

一般来说,素描功底的高低直接影响着今后的专业学习及艺术创作水平的高低。在素描学习的过程中,我们的认识水平、专业水平与艺术修养会得到不断的提高,这使我们在以后的学习中更加轻松愉悦、更容易的去理解、去感悟。由此可见,素描在美术专业学习中具有举足轻重的作用,不可忽视素描在专业学习中的独特地位。

10、考生在头像素描考试中存的一些问题。

一、人物的基本形不准确。包括头部动势,头部的外轮廓以及脸部轮廓,五官位置,头颈肩的关系等等。

二、对头部结构的不理解。缺乏解剖知识,不能透过现象看本质,紧紧地抓住骨骼和主要肌肉来表现,使得形体松散,线条、明暗不能落在实处。要想深入地刻划对象,必须要做到“知其所以然”。

三、立体观念不强。由于几何石膏立体清晰易辨,而头部形体比较复杂,往往陷入局部的描摹之中而忽略立体地观察与表现,缺乏应有的深度。

四、缺乏整体观念,在缺乏对整体效果的把握下一味死抠局部,因而造成局部相互之间关系无法很好地衔接。很多同学会不厌其烦地抠眼、鼻、嘴。头发、耳朵草草了事,脖子与肩的关系不予重视,画面凌乱而不协调。

五、缺乏敏锐的感受,在教学中常常看到有的学生不管画谁,不管对象的长相如何,气质怎样,都画得像一个人,模特儿似乎成了摆设,成了他们胡编乱造的参照物。人物千人一面,概念化,脸谱化,一点不象模特,像不像确实不是衡量一张素描作品优劣的惟一标准,但它却能检验一个学生对事物所具备的敏感性和表现能力。如果一个学生长时间脱离对象去感受,去编造所谓的画面效果和废弃对客观对象感知能力的训练,那么就会造成感知能力的退化,失去一个专业人所应有的敏感性。

六、不注意顶骨及枕骨的位置。因头发覆盖住头颅,往往只表现大的外形而忽视整个头颅的基本结构,应加强对头颅基本结构的理解。

凡此种种,说明有些考生尚不能宏观上把握整体,掌握基本形,造型能力不够强,理解力有待提高,不能深入中讲究完整地处理画面。在观察方法、作画步骤等技法性训练的同时,必须提高审美意识及艺术修养。

总之,头像素描试卷的特点应该是:准确、肯定、响亮、概括、完整、生动。人物要画得像,首先是形神兼备,注重人物内在性格和情绪的刻划。一幅素描试卷只有做到完整性和生动性的统一,才会魅力无穷,取得优异成绩。

通过对西方艺术发展多样性和社会发展之间关系的表述,说明在当今设计专业素描课程教学过程中,必须走在时代前沿转变思想观念发挥创新精神。

素描是一切造型艺术的基石,是设计专业最重要的基础课之一,其教学效果直接影响其他专业课的学习和深入。今天的造型艺术,呈现出多元化的视觉形态,绘画、雕塑、摄影、建筑、装置、服装等使造型艺术这个感念不断扩大,越来越丰富。

西方在中世纪以后,其艺术形式就不断的丰富。尤其从印象派的出现直到今天的后现代艺术,其形式的多样性,内容的丰富性令我们应接不暇感触万千。比如:立体主义、野兽主义、抽象主义、达达主义、超现实主义等等……对于我们来说,时代在发展,社会在前进,各国各地区的文化在交流在融合,我们没有理由不去了解这些艺术形式。艺术的发展和社会的发展是紧密相连的,它是社会现实的反映。我们这个时代的艺术就是我们这个时代精神观念的反映,有什么样的思想观念就会产生什么样的艺术形式。所以,观念的转变是极其重要的。

世界已经进入了二十一世纪,中国的改革开放取得了巨大的成就,艺术教育是该走在时代的前沿,因为艺术是时代发展最前沿的一面旗帜,所以艺术教育不能脱离这个时代。素描教学作为艺术教育的基础,必须与时代同步。

一.素描表现形式的多样性。

从历史的角度来看,文艺复兴以来,人文主义精神得到广泛传播。人对客观世界及对人自身的不断认识,人作为生命的主体得到了应有的尊重。艺术家发现了生命里自由的欲望以及发现与创造的欢乐。进入现代社会,艺术家要通过艺术表现自我,艺术的精神在于创造,所以当代西方艺术形式出现了丰富多彩的现象。素描的多样性是在人的认识不断发现不断创造的过程中形成的,可以说,是在尊重个体人的创造才能使素描的多样性成为可能。

在我们的教学过程中,应该发现每一个人的创造潜能,尊重每个学生的个人思想,引导其向更好的方向发展。所以素描可以有多种表现形式,素描教学的内容应更宽泛些,素描不仅是技巧与方法的训练,也应是思想与观念培养。

二.在教学过程中把握素描教学。

首先说是该解决认识问题,其次是表现问题。素描教学应解决的是视觉图形语言。运用视觉图形语言去思考、去表现视觉感受以及引导视觉感受是素描教学的核心问题。培养学生独立观察思考的能力是基础教学的出发点。在素描教学中培养学生深入观察、独立思考、有自己的判断力是首位的。在具体的素描作业中画面的组织结构是第一位的,我们所说的造型离不开特定的画面空间。画面的组织结构与构图经营位置有相通之处,不同的是“组织结构”更强调画面图式内在的有机联系,强调视觉形式感。在形象感觉的表现与传达中。形象特征、形体结构、质感与量感给每个人相同或不同的感受。这里既有视、知觉的训练也有表现技巧的训练。工具材料的运用也是一个很重要的环节,对材料工具的敏感是当代艺术家的重要特征之一。素描的工具和材料是相对简单的,正因为简单才留有发挥我们想象的空间。

素描训练是有针对性的。这是由教学进度的不同、专业的性质不同决定的。针对学生个性素质的开发。每一个学生的个性是不同的,为将来的专业课程打下宽厚坚实的基础,不是先入为主的风格样式的训练,而是在尊重每个学生的个性同时能加以引导。针对特定课题的训练。不同的课题有不同的要求,将素描艺术的形式因素分解剥离开来,有针对性的分别训练,以强化对视觉形式要素的感受力。针对不同专业的特点及要求,要让学生多了解不同的造型艺术特点,了解各种造型艺术语言的经典与素描的关系,以避免学习素描的盲目性。

技能是素描教学不可回避的问题。也是教学实践中极其重要的问题。

(1)观察的方法。视觉艺术离不开观察,其本身并不需要技术,用心去看就可以了。但是能够用心去看,也是需要一定方法的。有些人对色敏感,有些人对形敏感,有些人喜欢粗线条的大关系,不拘小节;而有些人则喜欢细节的罗列,不厌其繁。整体的看与比较的看,在教学中如何引导既是观念的问题也是个技术性问题。

(2)工具材料的运用。一方面要多尝试运用各类材料,以便从中选取自己喜欢的工具和材料,为能充分表达自己做好物质的准备。

(3)理论与实践相结合,素描教学就是最初的结合点。透视学、解剖学、美学等都是造型艺术的基础理论知识。这些知识在素描教学上的运用体现了极复杂的技术性,应分阶段、分层次、分专业有重点的进行实际操作与演练。

教学中探讨素描表现的可能性是贯彻教学实验精神的具体方法与途径:一方面是材料应用的可能性;另一方面是视觉心理接受的可能性,从这两方面入手可以大大拓展我们的视觉空间。素描作为基础教学是有其相对稳定性的,但是,作为艺术教学,创造意识的培养是教学主要目的。没有实验精神就不会有所突破,墨守成规的技术训练只会造就没有创造力的人。

社会的进步需要有思想、有开拓精神和创造力的大学生。在素描教学中我们应该体会的是思想、是创造精神。总的来说,素描教学处于继续探索阶段,许多教育专家都在实践中不断总结和提出各种有效的教学方法和新的教育理念,作为一个教师,一个教育工作者这些是我想说的一些观点,也是几年教学中的一些想法,当然还不成熟,但是艺术是需要发展和创新的。

素描感想心得篇十五

李娉婷。

设计素描作为一门绘画艺术基础课,以质感、明暗调子、空间感、虚实处理等方面为重点,研究造型的基本规律。这样一门专业课程对于我而言,是有一定难度的,毕竟我没有任何的绘画基础。

犹记得第一堂课,老师让我们自行描绘石膏体或者罐子,我选择了一个造型比较简单的罐子,经过一下午的努力,终于画出了第一幅画,可是总觉得造型不像,而这第一堂课,就教会我:画画不可以眼高手低,更不可以一心求快,需要耐心,先把形打好,继而追求阴影和质感。

4.找调子:阴影,明暗交界线,反光,高光,亮灰5.排调子6.背景。

学习了基础的理论之后,我们开始了很长时间的学习和实践,因为基础不好,所以总觉得与同学之间有差距,我也学着临摹别人的画,可能是因为不够勤奋的原因,学习效果并不显著。这样的一种状况确实给我的学习带来了负面影响,一度害怕上素描课,后来在同学的帮助和鼓励之下,我觉得凡事总有自己做的好的,必然也会有自己做不好的,人无完人,我不可能在每一个领域都做到优秀,但是我可以在每一个领域都尝试做一做,尽力做到更好,这样也就问心无愧了。所以在课程的最后一段时间,我尽量拿出兴趣,找一些自己比较喜欢的图进行描绘,不懂的就像同学请教,虽然自己画得不是很好,但是在画画的过程中,却有了一种宁静的心态,培养了自己的耐心,我觉得也是一大收获。

设计素描课程结束了之后,我们开始了实习课程,在老师的带领之下,我们去龙胜画画。在龙脊梯田的写生中,我体会到大自然景色的美;在看到同学栩栩如生的画作中,我感受到绘画的神奇;在同学们抬头低头绘画的动作中,我看到了专注,看到了人与自然地宁静与和谐。在这一次的实习中,说实话,我并没有画很多的画,但是我们几个同学却经常爬上山顶看最好的风景,虽然我没有能力把我所见的景色用画画表现出来,但是这些美景也确确实实印在了心中。在山上坐着画画的时候,会感受到心底最纯粹的安静,会尝试从不同的角度看一样的风景,体会不一样的感受。

加深了解的机会,我们的同学一起生活,一起画画,一起爬山,一起欢笑,也加深了班级的凝聚力,让我们紧紧凝结为一个整体。

学完这门课程之后,我觉得设计素描主要是要注重结构的理解,是培养我们对转折点的把握记忆与用线的表现。在有一定认知水平和表现能力的基础上深入培养对物理事物的认识理解。通过各种观察研究,加上大量的变化练习,从而创造出新的事物,并给事物以美感。同时设计素描的表现力很强,提高表现力的方法就是多观察自然,多理解事物,多做速写练习。第三,构图也是非常地重要,经常构图练习的习惯也需要培养。最后,创意想象力在设计素描中也是一个重点。

虽然课程已经结束,但是我们也可以在生活中多补充各方面的知识,发展自己的兴趣,把自己在日常看到的事物用绘画的方式记录下来,也是一种生活兴趣的表现,不仅可以拓宽自己的知识面,更可以陶冶情操。

素描感想心得篇十六

素描,作为绘画的基础技法之一,帮助艺术家捕捉形态和表达情感的能力不可低估。在我的艺术学习过程中,我逐渐领悟到素描的重要性和魅力。以下是我对素描的心得体会,其中包括对素描精确性、观察力、构图、阴影和光影的理解。

首先,精确性是素描的基础。素描帮助我们训练手眼协调能力,提高绘画的准确性。当我开始学习素描时,我经常会发现自己对物体的形态和比例有一些模糊的理解。然而,通过大量的实践和观察,我逐渐提高了我的精确性。我学会了用准确的线条和形状来描述物体的外观,使我的画作更加真实、立体和具有艺术感。

其次,素描培养了我的观察力。在绘画中,观察是非常重要的。通过素描,我学会了仔细观察事物的细节、形状和纹理。我发现,只有通过仔细观察,并将观察到的信息准确地表达在纸上,才能真正地捕捉到物体的本质和特点。观察力让我从日常生活中的事物中发现美,从而有了不同的视角去欣赏世界。

第三,构图是素描中不可忽视的因素。素描不仅仅是简单地复制物体的外观,更重要的是将物体放置在画面中的位置和角度选择合理。一个好的构图可以增强作品的表现力和视觉冲击力。我在素描中学到了如何运用线条、形状和空间来创造一个有吸引力和有节奏感的画面。良好的构图不仅使我的画作更具美感,还能引起观者的共鸣和注意。

另外,阴影和光影是素描中关键的要素。阴影和光影不仅仅给物体带来了形态感,更是创造了画面的层次感和立体感。通过素描,我学会了观察物体的阴影和光线的变化,理解阴影和光线对物体的形态和质感的影响。对于不同的物体,我会运用不同的阴影和光线技巧来突出物体的特点和表现其空间感。阴影和光影的运用让我的画作更加生动、立体和有趣。

总结起来,素描在我的艺术学习过程中起到了至关重要的作用。通过素描,我培养了绘画的基本功,提高了我的观察力和构图能力,理解了阴影和光影的运用。我相信,在未来的学习中,我将继续努力提高我的素描技巧,并将其运用到更多的艺术作品中。素描不仅是绘画的基础,更是一种表达和沟通的语言,它帮助我展示自己的创造力和感受力。通过素描,我发现了艺术的魅力和无限的可能性,无论是作为一种娱乐还是一种职业,素描对我来说都是一种宝贵的财富。

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/14648995.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档