总结是不断追求进步的过程,也是不断提升自己的机会。了解总结的目的和意义是写好一篇总结的前提。以下是小编为大家整理的各类总结范文,供大家参考和学习。
读解电影与电影音乐论文篇一
音乐是一门艺术,它转换成一门学科后,它的内涵和意义就会发生改变,从感受类的语言变成技巧和行为操作上的语言,奥尔夫音乐教学法的目的便是构建一种音乐教学体系,使学前音乐课堂的教学特性慢慢被消化,成功的进驻到幼儿艺术素质塑造领域,为幼儿带来全新的学习体验。
一、奥尔夫教学法概述
奥尔夫教学法是由德国音乐家卡尔·奥尔夫创造的,其奉行的教学宗旨是“诉诸感性、回归人本”,从感受、情感上激发人对于音乐艺术的喜爱和情怀,有增强人本能音乐思想、表达意识和激发原始情绪的作用和能力。虽然称之为一种教学体系,但它并没有较为统一和完整的教学规则和标准,相关教学行为是自由和随机的,全凭幼儿的感受和所表现出来的情感与愿望。在现代音乐教育中,奥尔夫教学法是最适合儿童的、最适合个性化、自由化教育的一种教学体系,其相关理论思想的研究价值很高。
二、基于奥尔夫音乐教学法具体表现研究教学特点
对于学前幼儿来讲,音乐学习并不注重技巧,特别是在幼儿肌肉发育还无法胜任、承担过多音乐技巧、手法训练任务之前,帮助幼儿建立音乐学习和理解兴趣和好奇心才是最关键的。下面本文结合奥尔夫音乐教学法的具体操作行为,研究其教学特点,具体内容如下:
(一)节奏把控、节奏习惯意识的建立
节奏是音乐的生命,所以奥尔夫特别重视研究、发觉音乐中“节奏元素”的独特性和艺术价值,教学之前,通常要选择、使用一些简单的音乐器材,木棍、水瓶敲打桌面,老师先敲打,学生后模仿老师敲打;亦或是让学生使用手脚、口鼻模仿老师一连串的声音等等。该教学行为的目的是让节奏进入到学生了解、学习音乐知识想法中,对节奏有新的认识和理解。节奏是存在于日常生活中的,老师也可以让学生模仿日常生活中的“音乐节奏”,如:爸爸打呼噜的声音、小狗叫的声音、水流响的声音、车经过的声音等等,这些音乐节奏的写实意义很强,能够加深学生对音乐节奏的感触和想法。
(二)乐器的认识和使用
学前儿童是不喜欢单一枯燥的理论知识的,为此,奥尔夫认为应当让学前儿童尽早的接触乐器、认识乐器,只有这样,才能激发出他们对于音乐艺术的好奇心,跟着老师学。如:在上课之前,在课桌上摆放一个打击乐器,并让孩子们观察,并提问让他们说出这个乐器像生活中的那些生活用品。之后老师使用乐器敲打出声,模仿孩子们耳熟能详的儿歌演奏,学生会被动听的音乐所吸引,这时老师让孩子轮流到讲台上来或是把乐器发到孩子手中,由老师带领,有节奏、有意识的使用打击乐器。这样一来,孩子就可以在未来的音乐学习和理解中,更加立体、全面的认识乐器了。除打击乐器之外,如:口琴、葫芦丝、架子鼓、钢琴等简易小型乐器和常用乐器,都可以被引入音乐课堂中,它的应用形式和教学内容可以随机改变,不一定要教会学生某种技能和知识,只要学生对乐器感兴趣就行。同时,老师也要充分给予孩子自主选择权,也就是说,如果某个孩子不喜欢某个乐器,亦或是某个孩子特别喜欢某个乐器,老师应当学会适当放手,把选择权和操作权交给他们,让他们与乐器单独相处,从而碰撞出不一样的火花。
(三)即兴演奏
在奥尔夫音乐教学体系中,即兴演奏是不可分割的一部分,它的关键作用是活跃课堂气氛,当教学任务完成后或是教学受到阻碍和问题时,老师可以让孩子们通过即兴演奏的方式去轻松的对待、学习音乐,而不是按照既定的规则和模块演奏音乐。另一方面,老师还可以通过孩子即兴演奏的内容和音乐作品逐一了解每个学生学习的效果及艺术素质表现力,进而更有针对性地、有目的性地推行个性教育。奥尔夫曾说过:“原始的音乐是接近土壤的、自然的、机体的、能为每个人学习和体验的,适合儿童的。”因此,即兴演奏并不是为了音乐教学或是音乐学习而设立的,而是为了让孩子们更多、更好的了解音乐而开展的体验式活动,在这个活动中,孩子的思想是自由的、演奏行为是自由的、想法也是自由的。即兴演奏也不仅表现在演奏方面,也可体现在表演上,老师可以播放一段音乐,让学生跟着音乐舞动,并随机变换音乐,给学生以不同形式与内容的音乐刺激,以带给学生全新、不一样的音乐感受和想法。
结论
综上所述,引入奥尔夫音乐教学法进入到学前音乐课堂中是具有现实发展意义的,其不但能够丰富学前儿童对音乐艺术的见闻和思想,还能培养出学前儿童对音乐的爱好和乐趣。同时,透过奥尔夫音乐教学法教学体系也可发现,以儿童为主体、以儿童的学习和情感意愿为中心,才是儿童教育、教学追求的根本目标和愿望。
读解电影与电影音乐论文篇二
音乐构造完整故事情节
影片开头,在苏格兰巍峨的山巅之上传来悠扬的风笛声,将观众带入了绿水青山的环绕之中,在这里祖祖辈辈生活着朴实勇敢的苏格兰人民。此时音乐一转,小提琴奏出了忧郁的旋律,在没有低音的衬托中,音色时而轻盈高亢时而沉郁并存,模仿人在歌唱,十分悠扬。也奏出了他们受到统治者欺凌压迫的不幸。四支圆号不协和的和声,在铜管和木管乐器之间起到媒介作用,表现力极其丰富,是铜管乐器中音域最宽、应用最广泛的乐器。具有铜管的特色,但又温和高雅,带有哀愁和诗意暗示了黑暗与邪恶并存的统治阶级。接下来由弦乐奏出一句过渡音,紧接着由圆号吹奏出带有铿锵有力的旋律,这仿佛是一种期盼,期盼着英雄的出现,来拯救他们的民族;此时大提琴却以凝重浑厚冷冷对答,使人茫然。悠扬琴弦的音色含情,旋律动人。这种乐器音色浑厚丰满,擅长演奏抒情的旋律,表达深沉而复杂的感情。预示着这位英雄道路的艰难。整首乐曲作为影片的序曲,表现了威廉的奋斗历程和英勇的一生,在这首曲子中音乐短小、别致,旋律表现得淋漓尽致。此曲它的艺术价值不仅仅可以作为电影音乐来欣赏,更可以作为纯音乐来欣赏。情节与故事是电影的核心问题。两者既密切联系又各自独立,故事是讲述出来的事件,即讲的是什么;情节关系到怎样讲,讲哪些,情节是构成故事的最基本要素,是形成故事的必要条件。当叙事主体有意识地把音乐作为影片的重要载体时,音乐的作用就不仅仅是衬托了,音乐本身已经成为故事主要情节,并且推动故事的发展。影片所使用的音乐作为一个有机整体对影片宏观背景的叙述具有定位功能,并具有鲜明的时代色彩和浓郁的个人情感。
音乐抒发人物的内心情感
音乐作为一种听觉艺术,就其本质来说是要善于用听觉来表现人物内心,用心去感受情感,感受人物内在的、心灵深处的美。它的最大特点就是反映人物内在的心理,借以丰富情感世界。电影音乐的主要功用即是抒发人物情感,衬托事物环境,使人物的情感在音乐中得以抒发表现。小威廉的父亲就是一位抗击英国侵略的英雄,在战斗中牺牲了。在父亲的葬礼上,小威廉正在哭泣,这时遇到一位小女孩,送给他一朵紫蓟花。这时风笛响起了悠扬的旋律,象征威廉与小女孩美伦的爱情主题,它是那样优美与凄凉。无论环境多么恶劣,都阻挡不了人们对爱情的追求和渴望。这个旋律也奏出了人们对自由的向往。这时,影片中最欢快的音乐出现了,这是他们事隔多年,又一次相逢。相逢在乡间的婚礼舞会上。柔美民族风情的舞曲在风笛吹奏中洋溢着快乐,人们暂时忘却了苦难,尽情欢唱。在这样一个舞会上,威廉已经长大成人,终于回到了久违的村庄,见到了儿时的好友美伦,她如今已是一位亭亭玉立端庄的少女。此时影片的画面呈现:一个幽静的夜晚,悠扬飘荡的风笛掠过天空,葱绿的山冈上一对甜蜜的恋人幸福相拥,让人为之感动幸福不已。音乐wal-lacecourtsmurron在欢快、愉悦中响起,威廉在一个“轻风细雨”的傍晚约美伦出来,美伦没有顾及父母的反对,飞快愉悦地跑出家门,兴奋地坐在威廉的马上,两人一齐驰骋在绿意葱葱、无边无际、使人心旷神怡的'美丽的草原上。空气显得格外清新怡人。从绿色的草地上飞过一群白色的鸽子。在这景色迷人令人流连忘返之时,苏格兰风笛再次响起轻盈的旋律,美妙动听的音乐再次衬托出情侣久别重逢的愉悦心情。威廉与美伦一同骑在马背上,陶醉驰骋,从他们身边掠过起伏的山峦。此时轻快温存的音乐伴随着美不胜收的苏格兰风景,使我们深深地体会到身临其境的草原美和浪漫的苏格兰风情美。
音乐表达人物内在情感、深化主题思想
主题思想是影片的灵魂,电影的各种元素、材料都要围绕主题思想不断地调整,“爱情和自由”是《勇敢的心》这部影片的主题思想,这部电影中的各种材料和艺术元素,都是围绕着“爱情和自由”进行发挥的。例如secretwed-ding这首乐曲,没有语言,却见证了威廉与美伦的秘密婚礼,画面中起伏连绵的山峦和涓涓流淌着的清澈小溪。在这里,音乐的加强使“爱情”这一主题表现得更加淋漓尽致。我们也仿佛徜徉在大自然美丽的风景之中,分享着他们的美丽动人和浪漫爱情。影片在最后结尾的那一曲freedom中。威廉竭尽全力,深呼吸,张大了嘴,倾尽自己全部的力量,高喊“自―――由!”的时候。再次响起“自由”和“爱情”的主题音乐,镜头也切换到此画面:“史蒂芬痛苦地闭上眼睛,伊莎贝尔也痛苦地闭上了眼……”这时,风笛音乐把影片推向了高潮。英雄的主题再次浮现,在高亢唯美的风笛音乐衬托下,在生命的最后一刻,威廉仿佛看见了他日夜思念的美伦。这一情节的细微描写与音乐的结合,把人性的光辉和英雄本色融为一体,进一步突出再现了爱情主题。整部影片中音乐用量达到67%,在影片长达3个多小时中,音乐就占据了2个多小时。在电影中如果按类型来划分,《勇敢的心》应该归属一部凄美爱情故事。本片的音乐多而不腻,重而不躁,运用得恰到好处。因为音乐完全融入到影片的情节、人们的情感和内心当中,音乐的悄无声息、出神入化是默默无声的,你有时会忽略它的存在。正因为如此,它具有任何元素不可替代的作用。而《勇敢的心》中的音乐就达到了这样的效果,从而使观众有一种意犹未尽的感觉,在听完近2个多小时音乐中,也不觉得是画蛇添足,令人厌烦。
用音乐来渲染气氛
影片画面的变化,伴随着苏格兰风笛奏出悲壮的音乐,我们在如诗如画的景色之中,视线穿越于苏格兰高地:在紫红色的天空映照下山脉延绵不断郁郁葱葱,在天空的边缘点缀地镶嵌着粉红色的云彩;满眼望去,漂亮光滑的鹅卵石自山巅宣泄而下,汇入一片深绿色的草原,一望无边;还有零星密布的湖泊点缀着苏格兰的大地,天地融合交相辉映,在乌云笼罩、宽广的天空里倾泻着淡蓝色的光辉。情感与色彩,音乐与画面,勾勒出一部部画卷,情景交融天衣无缝,在悄无声息中,不留痕迹地叙述着故事发生的时空。在影片最开始的时候,一段旁白清晰明了地叙述了故事的梗概和发生的历史背景。在开场短短的3分钟时间,导演将影片的旁白、画面、背景音乐完美地结合起来,创造了沉重和神秘、悲壮与自豪的历史意境。突然安静,静得让你不敢呼吸,这时小威廉的父亲马尔康与哥哥走进谷仓,发现无数具尸体。父亲马尔康一遍又一遍地喊着儿子的名字:“麦克-安德鲁斯”。音乐渐渐响起,他们下了马,哥哥惊恐地走到谷仓的门口,小心翼翼地举起了一把砍柴用的斧头,轻轻推开门。可是听不到里面有任何声音。这时鼓声急促响起,伴随心跳的节奏,不禁让人屏住呼吸、不寒而栗,使观众身临其境地感受到此时的紧张气氛。就在这时,突然一只鸟飞出谷仓,紧张的氛围就此打破。接着令人紧张起来的是马尔康o@的脚步声,原来站在谷仓门口的是小儿子威廉另外在威廉假意向杀死美伦的贵族投降那一场景,影片再次通过音乐与画面的完美结合,体现了情节的张力。几个手持长矛的英格兰士兵骑着马,在城中巡视。突然镜头转换,威武雄壮的威廉出现了,在音乐的衬托下,向哨兵缓缓走来,他骑着一匹高头大马,地上的泥浆在马蹄下飞溅着;哨兵在暗处悄悄躲着,尾随其后。此时画面徐缓,音乐急促,镜头快速切换在威廉、士兵、杀死美伦的贵族之间。画面与音乐的不对称性,彰显了强烈的艺术对比,从而营造了紧张、扣人心弦的艺术效果和画面的冲击力。还有一组对比即是环境声响与背景音乐对比,如马的长啸嘶鸣声,马蹄落地溅起泥浆的声音,都被夸张放大化,以动衬静。就在这短短的场景音乐中出色地表现了威廉的机智勇敢和智勇双全。
结语
总之,影片中的大量配乐十分大胆独特,大部分为时空音乐类型,尤其是苏格兰民族乐器风笛的运用,恰到好处、魅力无穷。作为著名的音乐人詹姆斯霍顿在后来的《泰坦尼克号》中更加出色,荣获了大奖。尽管这部影片的音乐没有获奖,但这里的配乐笔者认为更胜一筹,结构上略微复杂一些,与情节的配合十分紧密,真正起到了画龙点睛的作用。在自由与和平这一主题的感召下,电影中极具感召力的音乐把电影推上了一个至高无上的高度,它使观众置身一个梦幻世界,仿佛把作品镶嵌在音乐之中,使影片在现实世界中游离,苏格兰风笛的憨直质朴也正是通过它的音乐表现出来。这正是影片的魅力所在。
读解电影与电影音乐论文篇三
二十世纪的西方文化经常被比喻为经历了一场“语言学的革命”。事实上,这是一次对人的观念的革命,传统的“人是理性的动物”的观念被“人是语言的动物”的观念取代了。从而,语言成为研究人的现象的门径。对人类的各种文化活动的研究,都得从语言这个中心辐射出去。既然人被看作是一个有待于读解的本文,那么,不管是人的日常经验也好,还是哲学经验、宗教经验、文学经验乃至科学经验,都必须从语言的角度来把握和分析。本世纪以来,西方对文学现象的研究,的确充分体现出了语言的绝对要求。
然而,接受美学却是在反纯本文主义和纯结构语言运动的精神指导下形成的。接受美学认为,文学作品并不是为了让语言学家去解析才创造出来的,文学作品必然诉诸于历史的理解。把符号系统封闭起来,进而把本文结构绝对化,必然会把人的历史经验排斥在外。这一指责显然是针对巴黎结构主义和太凯尔小组的。接受美学根据一种新的历史主义的要求,站出来与唯本文主义争辩。
这一要求是由联邦德国的文学史教授、文艺学专家赫伯特·耀斯于六十年代后期到孔斯坦泽大学任教授职时明确提出的。当时,他就语言学领域出现的危机表明了自己的态度。随后,他的《提出挑战的文学史》(一九六七)和他的同事沃尔夫冈·伊泽尔的《本文的召唤结构》(一九七0)出版,这被看作是接受美学进入角逐舞台的标志。
耀斯邀集了一批从事文学的语言学研究的专家到孔斯坦泽大学,组成了一个研究小组。通过这个小组的研究和出版物,他们完成了从文艺语言学向接受美学和效果美学的转向。从此,接受美学走出了孔斯坦泽的学园,走出了联邦德国,成为欧美文学研究和美学界的一个新的引人注目的研究方向。
这一新的研究方向就是从纯语言学的视野转向了历史的视野。但是,它并没有抛弃语言学的优良传统,相反,它倒是始终坚持本文结构的原则。接受美学所要引进的是历史的理解这一重要范式,并作为自己的研究基础。这场向接受美学的转向很类似于二十年代海德格尔在现象学中发起的转向,即不再把先验意识而是把历史的解释作为自己的新的基础,但现象学的本质直观方法海德格尔却并没有抛弃。看来,自从德国在十九世纪出现了一系列极为重视历史的大哲学家(黑格尔)、大经济社会学家(马克思)、大文化史家(布克哈特)和大历史学家(兰克)之后,历史意识已成为日尔曼学者的一个传统,他们再也不愿放弃历史的理解这一范式了。一个民族的文化传统毕竟是可以通过改塑来形成的,并非只是接受既成的模式,或只是修修补补。
接受美学转向历史的理解固然有社会思潮的原因,这就是六十年代后期出现的改革(大学机构的民主化、科学理论界的修正)浪潮,大学生对资产阶级的科学观念的反抗运动,和对语言学教育的因袭教规的普遍反感。但是,更主要的动力则是来自以海德格尔和伽达默尔为首的德国哲学解释学的历史理解概念。耀斯明确承认,加达默尔的解释学经验的理论,以及从效果史中去认识所有历史的理解这一原则,是他的方法上的前提。接受美学是在哲学解释学的理论土壤中生长起来的。所以,不少学者把接受美学作为哲学解释学的一个支派来看待,耀斯也经常把自己的学说称之为文学解释学。
接受美学关注的不是文学本文的结构,而是对文学本文的理解的历史性。在耀斯看来,这主要体现在两个方面,一是作品本文的效果和意义,取决于作品在当前历史中的读者的阅读经验中具体化的实际过程;再就是各个时代的读者接受和解释一部作品本文的历史过程。在这里,尽管始终不离开作品的语言意义场,重心却是在力图把握艺术理解的历史经验。
这里有一个相当值得注意的问题,就是接受美学继承并推广了胡塞尔现象学后期和整个哲学解释学所倡导的反主体主义的思想传统。人并不是世界的唯一主体,人的构成本文,也就是人的语言在历史中所形成的种种文化,也是主体。两者是一个互为主体的关系。它们相互解释,相互说明。正如狄尔泰所说,人是什么,只有人的历史才能回答。反之,历史是什么,也只有人才能回答。要研究作为主体的人,仅仅分析人的心理结构是不行的,必须从人的语言举及语言的诸构成物入手。离开了语言及其构成物,人什么也不是,主体主义的困境在于,只抓住主体的人一方,只注意主体的结构,则什么也看不见。人只有在镜子中才看得清自己,这个镜子就是人的语言及其构成活动。
反之亦然,只关注语言的本文结构,其意义仍然得不到明确说明。本文的意义只存在于解释它的人的理解意识之中,没有读者的艺术经验和理解意识,本文的意义结构始终是封闭的。作品的意义只存在于欣赏的理解和理解的欣赏之中。读者经验与本文结构互为主体,相互解释,它们依据的就是解释学的问与答的逻辑。接受美学的研究就是在这种问与答的逻辑中展开的。
正因为如此,接受美学针对巴黎符号学派把本文结构绝对化的做法,才把读者摆到了与之相对立的主体地位。
但是,重视读者在揭示作品的意义上的重大作用,又不是接受美学的全部意图甚至主要意图所在。要是接受美学的主要意图只是在于恢复读者的地位,那么,它就只是在复述前人而已。早在三、四十年代,布拉格语言学派的首领穆卡洛夫斯基和现象学美学的宗师茵加尔敦就分别提出了“空白”说和“不定点”说。认为作品中充满了空白和不确定性,需要读者去填充和确定,作品的意义才最终完成。事实上,早在五十年代,欧美的一些极为普通的文艺研究学者也懂得从作者、作品、读者的三位一体结构中去考察文艺作品。接受美学并非不知道穆卡洛夫斯基和茵加尔顿的研究成果,相反,它公开把他们看作是自己的研究的前提。望文生义地以为接受美学就只是重视读者,是一个严重的误解。
接受美学的主要意图是什么呢?接受美学所要突出的乃是以艺术经验为主的历史的审美经验,它是在读者的接受和解释活动中表达出来的。
原来,接受美学重视艺术经验的出发点与哲学解释学是不同的。它的出发点是马克思的交换理论和新马克思主义哲学家哈贝马斯的文往理论。耀斯强调,如果不把艺术经验的交往因素考虑在内,对艺术经验的考察就是不完整的。马克思在《政治经济学批判导言》中提出的分配与交换的循环模式对耀斯启发很大。哈贝马斯从认识论的意义上提出交往理论,以语言的交互作用的关系概念来更新马克思的政治经济学上的生产关系概念,意在于以历史意识的交往关系来说明人的经验。这就是他的历史的批判解释学。耀斯正是以此为根据,力图在一个文学的交往系统的环境中,去把握历史上的某种生活世界中的艺术经验。这是一种作者、作品、读者的动态过程的历史学,所谓效果史和接受史都具有社会历史意义上的规定性。文学的交往活动成为艺术作品的意义理解的前提条件。
接下来的问题是,接受美学从社会历史的交往活动关系中来突出艺术经验,其意义又何在呢?这恐怕是理解接受美学的最终理论意图的关键。
在接受美学看来,艺术经验使人摆脱了具有控制关系的历史,使人的行为具有价值的独立自主性。在每一时代,都有一些社会意识形态在压制人只的艺术经验,使艺术沦为统治者的奴役形式。古代的某些艺术禁令,现当代的各种宣传媒介,都在损害人的价值活动。但艺术经验总是一再反抗禁令,拒不解释教规,或者以发展种种新的艺术技巧和形式来否定意识形态的控制。艺术经验具有难以驯服、难以驾驭的性格。正是借助于艺术经验,人才得以拒绝意识形态对世界的解释,而坚持自己的解释。
同时,艺术经验也是人自身获得社会解放的条件。艺术的接受不是一种被动的消费,从本质上讲,它是一种赞同或拒绝的审美活动。所以,伊泽尔指出,阅读就意味着准备怀疑我们自己的信念,并允许它们受到批判。艺术经验不仅解放人的生活经验,使其摆脱意识形态的控制,而且解放人的内在经验和对世界的信念。
因此,耀斯把诗称为创造的活动,把审美称为接受的活动,把净化称为交往的活动,而净化的活动才是其真正的意义所在。艺术经验使人的日常经验发生质的变化,就是净化。耀斯十分注重分析艺术经验与生活世界中的其它感性经验以及宗教经验的区别,其意义也在于此。艺术经验是人的解放的车轮,在耀斯看来,它可以同哲学思辨竟争。
但是,又不能忘记,对交往关系中的艺术经验的分析始终没有离开语言场。任何经验离开了语言,都无从谈起。所有经验都是由语言形成和表达的,而语言恰恰是社会的交往关系的原始结构。对艺术经验的分析必然以艺术的语言为依据,这就又回到了艺术作品的本文及其接受理解上来了。
接受美学的研究与结构主义一样,经常也陷入一些烦琐的细碎的语言分析,我们不应被这些过于精细的工作所迷惑,而忘记了接受美学的终极意图。同时,我们也要懂得,要达到象接受美学提出的那种意图,又必须从对艺术经验的历史性理解的语言分析的细致工作入手。
不管接受美学理论不可避免地会有这样那样的不足,它起码提醒我们,对文学现象的研究始终不应忘了艺术的价值意义,即艺术的超越性功能。只有艺术才给世界带来审美的意义。事实上,如果一个世界丧失了审美的价值,这个世界是没有透明性可言的。我们不能因为文学研究曾长期受到“庸俗社会学”(其实根本够不上“社会学”一词,不过是意识形态决定论而已)的影响,就一概排斥文学的道德和社会意义,只作纯本文的分析研究。问题恐怕在于如何通过艺术经验去寻求和表达真实的道德和社会价值意义,否则,我们就还是窒息艺术经验为好,以免与意识形态同一化。在我看来,我们研究接受美学的意义正在于此。
读解电影与电影音乐论文篇四
音乐在诠释情感方面有着天然的优势,或舒缓或充满激情的音乐响起,总会让人产生情感的带入。电影音乐因其题材的特殊性,往往要与电影画面相结合,才能发挥其作用。只有在全片结束后,电影音乐才会作为一个独立的整体,在播放字幕的阶段以完整的形式呈现。因此,如何与画面相配合,就成了电影音乐工作者的重要课题。
大体上来说,音乐与画面的配合可分为两种方式,即:相辅相成和相反相成。首先,电影音乐常常与画面同步,构成两者天衣无缝的配合,从而使观众在试听上形成美的享受。
如影片《为奴十二年》中,黑人音乐作为黑人文化的重要组成部分,常常会出现在影片中。当埃德温艾普斯种植园中的老黑奴埃布拉姆在摘棉花时倒下后,所罗门和其他两个黑奴将老人家安葬。埃布拉姆是其他黑奴口中的叔叔,他非常照顾那些黑奴小孩儿,如今他们都已成年,成为种植园中的主力。此时画面变化为特写镜头,一个老年黑人妇女的硕大脸庞占据了几乎整个画面,在没有任何背景音乐的情况下,她开始了歌唱,而她歌唱的形式正是黑人的灵歌。她边唱边拍手打着节拍,当她唱到“roll,jordan,roll”时,其他黑人开始跟着合唱。围绕在老妇人周围的黑人,每个都在拍手,并且摇头晃脑地跟着唱,只有所罗门紧闭着嘴唇。画面中所罗门面容悲戚,但他还是没有开口,而背景中则是其他黑人的合唱。在这哀伤的氛围中,所罗门的情绪无处发泄,他终于跟唱了起来。起初他只是微微张开嘴唱,渐渐地,他高声合唱,而此时音乐中的男声部也加入了所罗门的音色。随着所罗门声音的渐强,他的头也开始随着节奏摆动起来,直至那歌声滑向遥远的天空。
此外,电影音乐还可以从反面对画面形成衬托,从而形成音画相反相成的配合方式。此种情况下,音乐所提供的情绪与画面刚好相反。在音乐画面的强烈反差下,观众体验到带有矛盾冲突的情绪氛围,从矛盾中对剧情的理解更加深入,如《辛德勒的名单》。
电影配乐带给观众的审美享受往往不是单一的和同一层面上的,而是立体的和丰富的。不但存在着视觉审美、情感抒发,以及精神体悟等多层次的体验,不同的配乐形式,也能够带给读者不同的审美感受。这些审美感受也并非单独产生作用的,而体现为一种综合的审美效应。
一方面,就主题音乐来说,它带给观众的审美体验是立体性的,是超越了“纯音乐”的审美体验的。如《加勒比海盗》中,汉斯季默的配乐给人留下了深刻的印象。尤其是影片的主题音乐,每次都在主角出场或是影片高潮到来时恰当地响起,有力地烘托了影片的氛围。纵观《加勒比海盗》系列影片,杰克船长无疑是其中铁打的主角,也是对观众产生深深吸引力的核心要素。因此,杰克的出场一定要辅以主题音乐,这样才有男一号的范儿。在《黑珍珠号的诅咒》中,杰克在桅杆上的第一次亮相,就伴随着主题音乐。只不过,这段音乐被精心地改编了,可以说是主题音乐的变奏版,其中加入了一些充满谐趣的滑音,并加入了码头上搬运工人的嘈杂声,以及绵羊的咩咩声,使杰克的出场音乐充满了欢乐。此后,凡是电影中出现浩大的场面,如壮观的海战等场景,主题音乐必定会适时响起。宏大的交响乐与壮观的场景搭配得天衣无缝,使观众沉浸在充满美感的视听享受中。
另一方面,除了主题音乐外,场景音乐也是电影音乐的重要组成部分。场景音乐的作用不仅能够提供叙事背景、烘托场景氛围,也对影片的主题具有揭示性作用。黑格尔在《美学》中曾反复强调“灵魂中一切深浅程度的欢乐、喜悦、谐趣、轻浮、任性和兴高采烈;一切深浅程度不同的焦躁、烦恼、忧愁、哀伤、痛苦和怅惘等,乃至敬畏、崇拜和爱之类情趣都属于音乐所表现的特殊领域”。
如《驯龙高手》中,场景音乐的表现就极其出色。不仅有力地烘托出场景氛围,也极大地调动了观众的审美激情。当希卡普用鳗鱼吓退能喷出毒雾的丑陋双头龙时,他的小把戏使所有小伙伴目瞪口呆。此时,希卡普潇洒地挥挥手,说自己还有事要做,就闪人了。在众人惊愕的目光中,背景中的鼓声响起。这激动人心的前奏,带给观众欢快的情感氛围。继而弦乐不断上升,使快乐的情绪进一步蔓延开来。希卡普带着他做好的鞍子追着夜煞,而夜煞则开玩笑似的在前边跑。终于将鞍子固定好后,希卡普驾驭者夜煞开始了飞翔。随着希卡普一次次的失败和一次次的尝试,音乐中充满了谐趣的调调。而希卡普也在此期间,发现了众多龙特有的弱点。他就利用这些弱点来对付训练场中的龙,弄得小伙伴都崇拜不已。当希卡普终于实验成功,他和夜煞一起翱翔天际,美妙的天际之境就在希卡普的身边。但夜煞冲得太高,导致希卡普从其背上松脱,好不容易希卡普重新回到了龙背,此时面对的是十分紧急的场面。嶙峋的怪石群峰突起,希卡普也丢掉了他的驾驭指南,凭借感觉来操控夜煞的尾部,不断躲过惊现的场景,人与龙在这一刻融为一体,交响乐在此处也达到了高潮。
三、结语。
综上所述,接受美学认为,观众是作品的积极解读者和审美再创造者。电影作为一种大众艺术形式,格外强调观众的接受美学。电影音乐能够丰富和拓展影片的审美空间。在电影配乐上,能够满足和超越观众审美期待,是提升一部影片审美价值的关键。
读解电影与电影音乐论文篇五
1895年,法国人米埃尔兄弟在巴黎“大咖啡馆”放映了世界上最早的电影,也是最早的无声电影(默片)《火车进站》和《拆墙》等数部影片,这标志着电影的诞生。无声电影顾名思义就是没有声音而只有画面。其实无声电影也有人物的对白,只不过在当时电影的录音技术落后于摄影技术,观众只能通过演员的口型、表情、动作、姿态以及插入的字幕来揣摩故事里的情节。无声时期的电影是纯视觉艺术。无声电影时期的音乐可大致划分为三个阶段,即早期、中期和后期。
一、早期的无声电影音乐
早期的无声电影音乐大约为1895――19间。那时电影刚刚起步,为了掩盖播放影片时机器运转产生的杂音,以及器材的故障与换片之间的时间空白,也为了弥补眼睛看到画面耳朵听不到声音的缺陷,往往在放映现场安排乐队演奏,于是音乐便成为无声电影的组成部分。这个时期的音乐通常是在电影放映现场用钢琴,小提琴或乐队现场伴奏,有时电影院也用留声机播放唱片代替现场伴奏,而这些音乐与电影的题材和剧情是完全不符的,尽管如此,这却是最早的电影音乐或电影的伴奏,并成为弥补视听不平衡的一种方法。这个时期的代表作包括《火车进站》,《婴儿午餐》,《拆墙》,《卢米埃尔工厂的大门》以及中国电影《定军山》等。
二、中期的无声电影音乐
中期的电影音乐大约在1905――19间,《吉斯公爵被刺》是电影史上第一部原创的电影音乐。由法国著名音乐家圣・桑作曲,包括序曲和五个场面的乐曲。该影片虽然只有一首序曲和五段音乐,但却很成功,音乐和剧情十分融洽,圣・桑也因此成为电影作曲的先河。电影从早期到中期经历了数十余年的时间,在这一时期中电影迅速传到各地,音乐作为电影的组成要素,以临场伴奏的形式也普及到各地,代表作是《吉斯公爵被刺》。19,郑正秋、张石川拍摄中国第一部故事片《难夫难妻》,黎民伟拍摄香港第一部故事片《庄子试妻》。
三、后期的无声电影音乐
后期的无声电影音乐大约在1915――1927年间,这是一个从无声电影到有声电影转变的重要时期。电影之父大卫・格里菲斯将音乐的观念引入到电影中,其代表作《一个国家的诞生》。他首次与音乐家约瑟夫・卡尔・布列尔创作出美国民俗歌谣的完整配乐形态,显示了音乐属于电影本身的要素,这是电影音乐的一大转折。1915年2月上映《一个国家的诞生》是美国电影史上较早根据剧情创作配乐的作品之一,作曲者约瑟夫・卡尔・布列尔根据影片的情节发展创作了一些主题,还改编了一些观众所熟悉的旋律。为了获得良好的剧场效果,布列尔还动用了40人的管弦乐队现场演奏,《一个国家的诞生》并不属于原创电影音乐,它带有浓厚的舞台配乐色彩。之后出现的《宾列传》和《战舰波金号》都是不折不扣的无声电影时代的电影音乐的代表,还出现了以威廉・艾克斯和大卫・曼多扎为代表的著名的影片作曲家。在无声电影时代为某一部影片专门谱写音乐作曲者的出现使得电影音乐向前迈进了一大步,也为有声电影的发展积累了经验。
四、无声电影音乐的作用
无声电影时代的音乐功能比较单一,音乐与电影之间的这种关系并未得到深刻的发掘。但是我我们依旧不难看出无论是在无声电影时期的音乐早期是为了掩盖播放影片时机器运转产生的杂音,填补器材故障与换片之间的时间空白,维护电影院的噪杂的声音,还是偶尔用在影片放映的前面和中间是为了调节电影院的气氛,以及后来开始出现了与剧情相吻合的.音乐,这使得电影音乐开始被认知,默片的电影音乐帮助观众理解剧情和加强电影情节的感染力,后期的电影音乐出现了专门为无声电影谱曲的作者,由于受到录音技术的限制,无声电影音乐依然未能完全表现出它的功能。
无声电影中通过音乐表达出各种复杂的情绪,音乐可以通过不同的节奏、旋律迎合电影不同的场景和风格。在无声电影中音乐不仅可以增强电影的画面感,还可以达到视觉和听觉的统一,起到烘托渲染画面的作用,从而扩大了无声电影的表现力。
结语
在各种艺术形式中,音乐最擅长充分深刻、抒发人的内心情感,善于表现各种节奏,适当的伴奏音乐,能加强电影的感染力,对观众造成一定的心理影响。随着电影音乐的发展我们已经深刻地认识到这一点。让我们翘首以盼电影音乐带给我们更多的震撼。
读解电影与电影音乐论文篇六
一、电影音乐具有的特质
在最初的有声电影中,音乐还没有被运用于电影中,只有人物对话以及简单的声响,其效果不是特别理想,当电影与音乐相融合后,电影的综合水平得到了显著提升。有了音乐的融入,提升了电影的效果,给观众带来了更多的乐感。
(一)电影音乐结构的灵活性。
电影音乐的特别之处在于其音乐的结构无限制,[1]具有较强的灵活性。比如《盗贼同盟》中,无论在哪一个片段都会听到一些由演奏者即兴而来的弹奏,这些音乐片段看似不规则,让人没有头绪,可是实际上,它们有着较大的关联性,此音乐可以阐释为盗贼在偷窃时心虚的表现,也可阐释为警察与盗贼在斗智斗勇时信心与胆识的自然流露。
音乐是一种较为灵活的语言,它没有规定的语义。电影音乐内容的可阐释性是其首要特质。不同的观众对电影音乐会有不同的阐释,当电影音乐响起时,观众可从音乐中感受故事的情节发展。在《假如爱有天意》中,以小提琴演奏的卡农序曲来开场,悠扬的琴声似乎将一幅幅完整的画面展示在观众眼前,使人浮想联翩,让人回味无穷,使观众感受到了大自然的宁静。
(三)电影音乐的联想指向性。
电影音乐的联想指向性主要由电影音乐内容可阐释性延伸而来,电影音乐的自由想象空间与其他的音乐相比较小。[2]电影音乐最先带给观众的是画面的即视感,随之而来的是个人对电影的想象与联想。当观众展开想象时,电影音乐的出现就给观众带来了一定的指向功能,在《飞屋环游记》中就有一个镜头:主人公卡尔在自己屋顶上系上成千上万个氢气球,当这些氢气球飘出,房子缓缓上升时,伴随着上行琶音音节,使观众无论从视觉还是从听觉上都有一种腾然而上的感觉。这就是电影音乐的联想指向性。
二、电影音乐的组成结构
(一)电影背景音乐。
电影背景音乐指在电影影片中,作为背景进行衬托的音乐,一般都是无人声的。电影背景音乐主要是标识电影地域、环境以及场合的音乐,一般以画内音为主要电影背景音乐。当观众在观看电影时,调动观众情绪的除了电影情节外,还有电影的背景音乐,当两者相结合才可有效的抓住观众的眼球。许多经典的电影作品由于时间的流逝使其人物和情节被观众忘却,但影片中的背景音乐,其节奏、旋律和带给观众的感受等都是让人无法忘记的经典。
(二)电影场景音乐。
电影场景音乐主要是在电影的某一场景中所选用的音乐,电影场景音乐具有情节性,是根据电影中出现的某一情节或具体场景而定的,其目的是对电影中人物的情感变化进行渲染、铺垫以及烘托。比如在《飞屋环游记》的影片开始时,主人公卡尔由于希望自己成为一名冒险家,便拿着气球,想象自己是一名能翻山越岭的`冒险家,与此同时,场景音乐便响起,这里的音乐是一种欢快的爵士乐,其风格非常活泼幽默,不仅贴近主人公卡尔的童趣,还能有效地将观众引入影片中,推动了故事情节的发展,对影片情节氛围有着较强的烘托作用。
(三)电影主题音乐。
电影主题音乐是概括电影感情与主题思想的音乐,在一些具有鲜明主题思想、人物性格和情绪基调的影片中,其音乐常常带有一个主导动机式、动机式或旋律式的核心,这就是电影主题音乐。伴随着影片主人公的出场,电影主题音乐多以原型出现。电影主题音乐除了表现影片主人公的性格或者思想感情,还可表现影片的某一观念或者某一事物。[3]电影主题音乐大多是由作曲家来创作的,但也不排除选用已有的电影主题音乐作品,比如《城南旧事》便选用《送别》作为电影主题音乐。电影主题音乐的功能主要是将观众带到一个特定的文化氛围、历史情境或者情感范畴中。在《黑天鹅》这部影片中所引用的主题音乐是《天鹅湖》,整部影片中贯穿着不同的演奏风格,以此来渲染气氛,引领主题。
三、结束语
电影音乐运用于电影行业中,为观众带来了较好的即视感。在今天,人们无法想象在观看电影时只有电影情节而没有电影音乐的现象。在一部经典影片中,或许观众会忘记电影中的某一情节、某一桥段,但是当其熟悉的音乐响起,便会让观众不由自主的想起那段精彩的片段。电影音乐运用于电影中有着无可替代的作用,即使一个不了解电影情节的观众,只要听到电影播放的音乐,也能帮助其感受影片情节,这便是电影音乐的独特之处。
读解电影与电影音乐论文篇七
摘要《绒花》是影片《小花》中的一首脍炙人口的电影插曲,它曾获得第三届电影百花奖最佳电影音乐奖、听众喜爱的广播优秀歌曲奖等。
关键词电影插曲《绒花》音乐要素情节发展
“世上有朵美丽的花,那是青春吐芳华,铮铮硬骨绽花开。沥沥鲜血染红它……”凯传词、王酩曲的电影插曲《绒花》创作于20世纪70年代末,它应电影《小花》的剧情发展需要而生。以新颖的视角、清新的音乐风格深入细致地刻画了女主角翠姑内心世界的情感美。歌曲旋律优美抒情,情深意笃。感人肺腑。
一、电影《小花》概述
改编于前涉小说《桐柏英雄》的电影《小花》,故事梗概为:1930年,桐柏山区的一户赵姓人家。将不满周岁的女儿小花卖给他人。当晚,伐木工人何向东将地下党员董向坤和周医生的女儿董红果寄养在赵家,因红果和小花同岁。就改名也叫小花。十七年后。赵小花(董红果)到部队中寻找投身革命的哥哥赵永生未果,却遇到周医生,母女相见不相识。赵永生的亲妹妹小花被卖后,被何向东赎出收养。改名何翠姑。已成长为游击队长的翠姑在一次战斗中“跪走风车矶”救了身负重伤的亲哥哥永生,但她自己却不知情。之后,小花与哥哥相逢,翠姑也得知了自己的身世。在一次战斗中翠姑为营救小花身负重伤,战斗结束小花与亲生父母相认。永生和小花一起去医院看望翠姑,翠姑在昏迷中,断断续续地呼唤哥哥,小花接过哥哥手中的枪,决心踏着烈士的血迹,去迎接新的胜利。
二、电影插曲《绒花》的音乐分析
《绒花》全曲为二段结构大调性色彩。第一段主题部分选用平实的叙述性音乐语言进入,为9+9的两个平行关系乐句构成。两乐句内部结构均为5+4的乐节。旋律进行以二度及进为主,内含小三度跳进。主题上句半终止于属功能,其和声走向为t-s-t-d,上句旋律在第四小节突出了下属功能组中的“4”音,第六、第八小节强调了导音“7”到主音“1”的小二度解决。既巩固了主和弦,又为属功能半终止进行了铺垫:主题下句完满终止于主功能,其和声走向为t-sii-tsvi-d-t,下句旋律在第十五、十六小节连续两次运用纯五度下行大跳。加重了歌曲情感的深度表达。值得一提的是,《绒花》的音乐主题在西洋大调的基础上,巧妙的融入了中国音乐所特有的“12356”五声音列元素,增强了作品的民族风韵。在节奏的`选择上,曲作者精心设计了以切分节奏为主的歌曲基本节奏,在听觉上形成一咏三叹的音乐效果。歌曲的第二部分为副歌的创作手法,呼唤性、山歌风味的旋律中,连续多个三连音的运用使全曲的音乐层次逐步增涨。这部分和声功能上突出了下属和弦色彩,使得调性暂时离调至下属关系的大调。形成全曲的高潮,直至歌曲结尾处回原调。歌词部分,朴实无华的歌词创作与质朴的音乐风格相统一,歌词中叠字、叠词的运用与旋律中叠音的运用遥相呼应,既增加了音节的美感,又加深了歌曲的情感表达。
三、《绒花》对影片情节发展所起到的作用
电影《小花》以“两朵小花”(赵小花、何翠姑)寻找哥哥的故事情节为主线,描写了战争年代人的生离死别,淋漓尽致地抒发了兄妹情、母女情,并在“翠姑跪走风车矶”的特定场景适时地推出《绒花》这首电影插曲,为影片高潮的出现进行了情绪上的铺垫,有效地渲染了影片气氛,升华了主题内涵,推动了剧情发展,给观众留下了深刻的印象。
影片中,《绒花》这首抒情的青春颂歌。以“反色调”的处理方法与“翠姑跪走风车矶”这个场面同时出现,它不是外在的一般性的称赞,而是通过委婉的叙说深沉地揭示了人物内心无比崇高的精神世界。银幕上,一方面是翠姑为救哥哥艰难地抬着担架爬越石梯:一方面起伏的山峦、挺拔的青松、美丽的光斑交替出现,汇集成一幅壮美的青春图画。这时,电影插曲《绒花》响起,音乐以影片主人公的视角。如说如唱,倾诉心声。首唱者李谷一老师收放自如的“气声唱法”的运用,使其旋律虚幻飘逸。优美中略带淡淡的哀愁。形成了典雅、细腻、含蓄的音乐美。达到了朴实自然、亲切生动的艺术效果。在这里,《绒花》不是对何翠姑艰苦攀登这一画面意义的简单重复。而是以优美的歌声赞颂她崇高的思想、美好的心灵。电影插曲成功地作为一个独立的因素与画面相对位而存在。抒情的音乐和艰苦攀登的画面。从不同的侧面同时揭示了人物的内心世界和外部动作的意义,使人物呈现出多侧面、立体感。电影插曲《绒花》的有效运用给观众带来视听合一的巨大震撼,为翠姑这一人物的塑造、为影片的成功起到了画龙点睛的作用。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档
搜索文档
读解电影与电影音乐论文篇八
一、ftp对商业银行业务经营的促进作用。
(一)有利于商业银行提高利率风险管理水平。在传统的银行经营模式中,商业银行分行不仅需要承担信用风险,还需要承担利率风险。而在ftp管理模式下,总行通过ftp价格,锁定分行的每笔业务的利差,将分行业务的利率风险集中到总行统一管理,分行可以集中精力进行业务拓展。由于总行利率风险管理技术专业、手段丰富、从业人员素质高,可以有效提升全系统的利率风险管理水平。
(二)有利于商业银行提高产品定价水平。在未实施ftp管理前,商业银行由于各项产品没有统一的标准来确定其成本和收益,产品准确定价存在困难,在利率市场化的环境下,市场利率变化频繁,商业银行的产品定价问题更为突出。而在ftp管理模式下,ftp价格提供了资金的机会成本,其中包含了期限、利率等市场风险成本,所以只要在此基础上加上信用风险溢价、费用分摊和预期收益,就可以对产品进行合理定价。
(三)有利于商业银行建立科学的绩效考核体系。未实施ftp前,从账面上看,商业银行的负债业务只有利息支出,没有收益,资产业务只有利息收入,没有成本,不能准确衡量各项业务的实际盈利,难以建立科学公平的考核体系。ftp通过对所有业务赋予内部资金价格,可以很清晰地核算出每笔业务的收益,商业银行仅需按照不同维度进行分类,就能够实现对产品、条线、机构、个人等进行绩效考核。同时,根据ftp体系的统一规则,相同资金属性业务的ftp价格相同,可以做到所有的业务均在同一价格水平下衡量其ftp利差贡献大小,促进商业银行建立更为科学公平的绩效考核体系。
(四)有利于优化商业银行内部资源配置。在ftp管理模式下,ftp价格为商业银行内部资金流转提供了统一的价格标准,资金将遵循趋利原则,流向收益较高的业务板块,使得商业银行的资源得到有效配置,达到收益最大化的经营目的。同时,商业银行的资金中心可以通过调整内部资金价格的方式,体现银行管理层的政策导向和意图,引导各业务板块的经营管理和业务发展方向,实现全行整体的资产负债管理目标,保证商业银行战略发展规划能够顺利实现。
二、发挥ftp在经营管理中作用的建议。
对商业银行而言,ftp管理是一项全行性、系统性的工程,需要总行、分行之间相互联动,共同配合,持续推进,才能最大程度发挥其对业务经营的促进作用。
(一)对商业银行总行的建议。
商业银行总行在ftp管理中处于核心地位,承担ftp体系构建、价格制定、系统建设等职责,应着重做好以下工作。
一是构建科学的ftp体系,引导业务经营。ftp通过统一的'定价规则,按照业务的资金属性来确定其ftp价格,资金属性相同其ftp价格相同,全行所有业务均在同一ftp价格标准下衡量其利差贡献大小。因此,ftp价格标准的确定就显得尤为重要,商业银行总行必须要保证ftp价格的科学性和有效性,要根据全行经营战略,确定适合本行的ftp收益率曲线和定价方法,确保ftp价格合理、公允,并加强对市场价格走势研究,前瞻性地调整ftp价格,有效发挥ftp价格对全行业务经营的指导作用。
二是建设先进的运行系统,确保ftp准确计价。ftp是一个涉及商业银行所有资产负债业务的复杂体系,其核心优势基于对每笔业务的准确定价,需要处理非常庞大的数据量,这决定了商业银行实施ftp管理必须要有一个高效、完善的运行系统支撑。商业银行总行要充分发挥信息技术优势,对ftp运行系统不断加以优化、完善,并保障系统的高效运行,确保ftp计息结果准确无误。同时,根据业务经营需要,建设ftp相关分析系统,确保ftp机制能够提供更为准确、高效的决策支持。
三是加强业务培训,推动理念转变。实施ftp管理不仅带来内部资金管理模式和资金价格的改变,更重要的是银行经营管理平台的切换,银行经济调节手段的提升。ftp体系实施效果的好坏,直接取决于业务人员和管理人员对ftp基本原理、定价方法和运行机制的深入理解和运用,否则ftp体系的实施效果会大打折扣,而且还可能由于对ftp涵义的片面理解,造成经营决策方向上的偏差。因此,商业银行总行必须把ftp培训作为推行ftp体系的一项重要内容,通过多种形式和手段,针对不同对象,从多个层面对全行员工持续进行培训和指导,不断强化全行对ftp体系的认识和运用水平。四是加强市场化业务运作,有效对冲市场风险。ftp管理模式下,商业银行的利率风险和流动性风险等市场风险均由总行统一管理。商业银行总行要加强市场化业务的运作,通过同业存放、票据回购、债券回购等市场工具,一方面建立稳健的流动性管理体系,能够根据自身流动性状况,快速融入或融出资金;另一方面实现融出资金的收益增值,提升全行资金价值。
(二)对商业银行分行的建议。
商业银行分行在ftp管理中处于跟随地位,根据总行ftp价格指挥棒适时调整本行经营策略,不断优化资产负债结构,提升区域竞争能力,应着力做好以下工作。
一是坚持ftp价格导向,加快各项业务有效发展步伐。在ftp管理模式下,由于ftp为每笔业务提供了资金成本或资金收益,商业银行分行的盈利模式发生了较大变化,由传统的存贷利差转变为每笔业务内、外部价格形成的ftp利差。分行应密切关注总行ftp价格变化情况,进一步加大ftp利差信号机制的传导力度,增强与总行ftp价格导向主动对接的自觉性,切实按照总行战略导向并结合自身实际动态调整经营策略,既要因地制宜,突出重点,加快各项业务发展步伐,又要着力优化业务结构,提升利率定价能力,尽可能扩大ftp利差,实现业务发展速度、质量、结构和效益的有机统一,提高有效发展水平。
二是统筹兼顾,把握好业务发展的各种平衡关系。在坚持ftp价格导向,优先发展高利差业务、抑制低利差业务、避免负利差业务的基本原则下,也要客观地看到,不同区域资源禀赋存在差异,不同客户营销竞争强度高低有别,不同风险度的贷款资本占用也不一致。这些复杂的因素决定了分行经营策略的制定不能简单地按照ftp价格一个模式去套,避免由于单向思维而导致决策偏差。因此,在积极传导ftp价格导向的同时,商业银行分行要充分考虑各种因素影响,强化辩证思维,区分轻重缓急,注意扬长避短,正确处理和平衡摆布好总量与结构、客户风险度及贡献度与定价水平、ftp利差与经济增加值之间的关系,制定实施业务经营管理策略的最佳组合方案,确保行全行战略决策部署、整体业务发展和价值创造目标的实现。
三是精细管理,提升运营系统数据信息质量。在ftp价格体系中,各项产品适用的ftp价格主要由其资金属性决定,一旦业务系统中操作失误,出现数据异常,将导致产品在ftp计价系统中期限信息失真、ftp价格“错配”,直接影响ftp利息收支。商业银行分行应按照“精细化”管理的要求,加强对前台业务人员的培训,确保各项产品能够按照ftp管理的要求,将关键信息及时、完整、准确地录入业务系统,保证各项产品能够准确ftp定价,以实现内部资金往来收益的准确无误。
四是加强ftp在绩效考核中的应用,将ftp管理引向深入。绩效考核是对机构、员工的工作业绩进行考察与评估,科学合理的绩效考核机制具有较强的激励与约束作用,能够充分发挥和调动员工的积极性,体现了银行的经营管理水平。商业银行分行应积极探索ftp在内部绩效考核中的应用,按照“由易到难,循序渐进,逐步完善”的原则,加快制定具体考核办法,以发挥绩效考核杠杆作用,促进全行业务稳健高效发展。
读解电影与电影音乐论文篇九
对于学前教育阶段幼儿而言,音乐的艺术魅力在于音乐本身的感染力,通过音乐欣赏课的开展让幼儿更好地在倾听音乐的过程加深对音乐的理解,这对于幼儿音乐经验的累积和音乐视野的开阔有着积极的指导和促进意义。除此之外,音乐欣赏课教学中还能够依据具体的音乐作品培养幼儿的记忆思维能力,在良好的倾听习惯中提升自我音乐素养与审美能力。然而,当前学前教育阶段音乐欣赏课教学往往很难从材料选择与组织方面达到提升幼儿音乐感受力的目的,音乐欣赏课的实施流程尚需完善。
一、借助聆听和欣赏途径培养幼儿的音乐感受力
(一)适宜的选材
学前阶段幼儿一般年龄较小,这一时期音乐欣赏课教学旨在激发幼儿对音乐的学习兴趣,因此适宜的选材就显得至关重要。教师可选择简单易懂、旋律琅琅上口的幼儿歌曲,比如《解放军进行曲》、《我是小兵》、《虫儿飞》等,这些歌曲幼儿能够理解和感受,且倾听过程中也能够随着音乐轻声附和。
(二)重视动静交替
音乐欣赏在幼儿园中的开展不应是被动消极的过程,而应当在积极的教学氛围中更好地促进幼儿对音乐的整体感知,这是培养幼儿审美意识的关键所在。动静交替是音乐欣赏课教学需要重视的问题,幼儿天生好动,因此知识的呈现也应体现这一特征,这就需要教师在语言和教具的辅助下加之必要的动作来辅助幼儿音乐感受力的提升。
(三)突出情感培养的重要性
学前教育音乐课程并非是纯粹的音乐知识讲授,更重要的是人的培养过程,因此我们往往将音乐作品的感受和体验视为学前教育阶段音乐欣赏课教学的核心目标,旨在更好地引导幼儿理解音乐中蕴藏的情感。作为生活和情感的一种反映,音乐在情感表达方面有着突出优势,这正是音乐感召力的体现过程。比如在欣赏《摇篮曲》时,幼儿或怀抱娃娃、或手扶摇篮,这样宁静唯美的画面是幼儿对音乐的理解和感受,这足以证明情感教育在幼儿音乐欣赏中的重要性。
二、通过儿童生活经验辅助他们对音乐的感受
指导幼儿学会倾听声音和切实感受音乐的表现力是学前教育阶段音乐欣赏课的宗旨所在,这对于幼儿音乐欣赏能力的提升至关重要。学会倾听音乐可从倾听大自然的声音入手,比如对各种动物声音的倾听都是幼儿感性认知的重要积累过程,这对于幼儿音乐感受力的形成有着积极的促进作用。音乐欣赏课教学中可设计特定的音乐场景,在舞蹈、游戏和表演等方式的推动下更好地加深幼儿对音乐的感受。学前教育阶段幼儿已然能够从音乐作品中分辨出音乐速度与节奏的变化,因此音乐欣赏的过程可将音乐作品与幼儿生活经验相结合,在肢体动作和语言的配合下突出直观教具的教学优势,帮助幼儿在音乐作品中发现情感,并运用自我想象将画面情景表演出来。这不仅与幼儿年龄特征及心理特征相符,同时也能够在音乐欣赏过程中渗透必要的音乐情感,有利于幼儿对音乐作品的全方位感知。
三、通过想象力激发促进幼儿自主欣赏音乐能力的提升
故事体验是幼儿在学前教育阶段最为明显的特质,这时我们可以将故事与音乐欣赏相结合来体现音乐教学本身的趣味性,与此同时对于幼儿音乐感受力的培养也有积极的促进意义。幼儿对于音乐结构和风格的理解也可借助故事的方式得到呈现,然而这一过程中需要首先加深幼儿对音乐内容的理解,并在故事情节中渗透音乐的内容。在全面理解和掌握音乐结构与风格之后,教师可针对幼儿对于音乐内容的理解进行绘画、故事或是表演的编排,通过直观形象来满足幼儿心理需求,并且在相互欣赏与学习的过程中更好地提高音乐欣赏课教学的实效性。可见,借助想象力激发来促进幼儿自主欣赏能力的提升对于幼儿综合音乐审美意识培养意义重大。
四、以多种感官辅助下提高孩子音乐整体感受力
多种感官辅助下的音乐欣赏过程可完善幼儿对音乐作品的理解、感受与想象,在情感因素的影响下提高自我音乐认识和体验,这对于幼儿心理水平和认知能力的发展极为重要。需要注意的是,学前教育阶段幼儿的欣赏水平还相对浅显,因此音乐作品的.选择及教师的指导就显得至关重要,教师应当引导学生学会倾听和感受音乐的美感。比如在音乐欣赏课教学时若是播放一段节奏缓慢、声音低沉的音乐,幼儿的注意力很难被吸引,但若是配之以笨狗熊走路的画面并指导幼儿随着音乐一起模仿狗熊走路他们就能够很快记住音乐,并且印象深刻,这正是音乐感受力培养的重要过程。不难发现,一段描绘动物的音乐仅仅是播放很难激起幼儿的主动性,但若是配合对应的舞蹈动作,则能够起到事半功倍的效果。由此可见,多种感官配合下的音乐欣赏过程不仅是学习兴趣的有效激发,同时对于提升幼儿音乐感受力也大有裨益。
综上所述,现阶段学前教育音乐教学尤其重视音乐欣赏课教学实施,依据幼儿实际心理特点选择与之相适应的幼儿音乐作品,这对于幼儿整体音乐感受力的提升有着深远影响。然而,在具体的教学策略选择方面却还需要加以斟酌,借助有效的欣赏途径培养幼儿综合审美能力,在和谐融洽的课堂氛围中获得知识,这是当前学前教育音乐欣赏课教学亟需解决的问题之一。
基金项目:
本文为甘肃省教科所科学规划项目“高校学前教育人才培养模式研究——基于幼儿音乐艺术教育的实践反思”,项目编号:gsghb0843。
参考文献:
[1]许蕾.音乐聆听:培养幼儿音乐能力的关键[j].学前教育研究,,(11).
[2]陈婕.在生活中学习音乐在音乐中体味生活[j].学前课程研究,,(03).
[3]徐莹莹,许卓娅.3~6岁幼儿自由律动的特点研究[j].幼儿教育:教育科学,,(06).
读解电影与电影音乐论文篇十
欧洲文化是以神权为基础的文化,其文化的发源地是古希腊,古希腊神话对整个欧洲的影响不言而喻。就音乐美学思想而言,古希腊文明中就有一定体现。欧洲音乐美学思想逐渐形成两大理论体系:情感论音乐美学思想与形式论音乐美学思想。二者不断完善与交织,对音乐的发展起着重要的影响。
一、神话中的音乐思想。
古希腊文明是整个西方文明的发源地,不但产生了许多人类思想、文化的闪光点,而且诞生了许多对后世有着深远影响的思想家、哲学家。“西方自希腊人走第一条路就有许多科学、哲学、美术、文艺发生出来,成就真是非常之大。接连着罗马顺此路向往下走……”。就音乐美学思想而言,要追溯到公元前6世纪的希腊神话中。
以众神之王“宙斯”为首的家族体系掌管着世界上的万事万物。诸神拥有各种事物的权利和地位,其中包括音乐在内的人类艺术活动由“缪斯”掌管。时至今日英语中“音乐”一词即来源于此。“缪斯”掌管下手持竖琴和拨子的忒耳普西科瑞女神就专司歌唱与舞蹈艺术;手持长笛的欧忒耳佩女神专司抒情诗艺术。
由此来看,在古希腊人的心目中,音乐、舞蹈以及抒情诗这三种艺术之间存在着某种特殊的内在联系。关于音乐的抒情性,古希腊半人半神的牧师潘与纯洁美丽的山林女神叙任克斯的故事,就更加说明了古希腊人的一种信念:抒情性是音乐的基本功能,当某种情感在现实中受到挫折或阻碍而不能得到满足和排遣的时候,音乐便可以充当一种精神上的替代物。
另外一个神话故事就更能说明音乐的抒情性了:奥菲欧是古希腊神话中的伟大诗人和歌手,其存在时代先于盲人诗人荷马。阿波罗赠给他竖琴,缪斯教他弹奏,其琴声能使草木点头、石头移动、猛兽驯服。他用音乐驯服了双头狗克耳柏罗斯、让复仇女神厄里尼厄流泪,使冥界女王佩尔塞福涅感动,最后救回被毒蛇咬死的妻子。
古希腊神话中反映出了最早的音乐审美意识,这些神话故事赋予音乐的神奇力量与今天西方音乐美学思想有着一定的共同性,即:用音乐触动人的心灵、打动人的情感、唤起情感上的共鸣;改变人的心理和生理状态;用音乐的力量战胜邪恶,挣脱厄运对人的束缚。音乐在听觉感知上具有的魅力存在,却是音乐审美意识的重要内容,因为在很多情况下,感人既是美的体现。
二、数与和谐(1)――毕达哥拉斯。
古希腊人对音乐的理解与他们的宇宙观和道德观是紧密结合在一起的,而在宇宙、音乐及人的灵魂这三者之间起着衔接作用的一个首要概念是“和谐”。这一概念首见于希腊毕达哥拉斯(约公元前580年―前500)学派的论述中,他们认为:世界是依照数的关系构成的,数的原则就是万物的原则。
不同的事物按照一定的数的比例关系联合为一体,即为和谐。他们相信,“和谐”是宇宙的基本属性,声称“整个天体就是一种和谐和一种数”。形成了希腊美学坚不可摧的理论基础:美在于和谐,而和谐则取决于数、尺度和比例,也是各个组成部分之间的数学关系。
而因为整个天体是一个和谐体,你们人体与天体一样遵循着和谐的原则,不管是身体的各部分之间的比例是对称的,而且灵魂也被这一种内在的和谐所统一。“人(小宇宙)的和谐与外部世界(大宇宙)的和谐之间有着‘同声相应’的契合关系,人一旦遇到和谐的外界事物(诸如:和谐的音响、比例均衡而有秩序的物体等等),便会与之产生感应。
因此外部的和谐对于人的内在和谐起着调节作用。”他们从数的和谐与感情的净化的角度,探讨了音乐的本质。形成后来情感论美学思想的理论基础。
从音(音程)构成,发现发音体数量上的差别(长短、轻重等)与音调高低之间的比例关系,从音乐审美听觉上的音乐和谐感与数量关系的研究中,提出该学派最为著名的.美学思想,即“音乐是对立因素的和谐的统一,把杂多导致统一,把不协调导致协调。”认为音乐美的产生取决于数学规律,取决于尺度和比例,如此就形成了影响后世的形式论音乐美学思想的雏形。
由此可见,这个看似略带神秘色彩的数的和谐论,实际上提出了音乐美学的两大论题:即音乐的情感和形式两大问题。尽管当时的毕达哥拉斯并没有意识到,这两大问题在日后的西方美学史上会产生如此大的影响和争论,甚至引发多种不同的音乐形态特征。在西方最早的音乐美学观念中,情感与形式并不是两个互不相容的对立范畴。在古希腊的思想中,美善是合为一体的。
古希腊时期并没有现代意义上的纯粹感性美,音乐的意义问题既包含了感性意义上的美,更体现了伦理意义上的至善。对于朴素的古希腊哲学来说,人的内心情感世界与外部现实世界具有相同的结构原则,音乐的和谐正是这种结构原则的体现,因此音乐充当着人与外部世界相互沟通的媒介。
通过音乐,“人所获得的是同整个世界心心相印的共鸣,在这种共鸣关系中,并没有一个绝对的认识者和被认识者,更没有主客体的区分。一切皆归于和谐之中,和谐的心灵、和谐的视界,都在音乐中融为一体。”这种主客合一、天人合一的思想,与我国古代的哲学思想有着一定的相似性。只是其内在本质有一定区别。
三、数与和谐。
继承与发展了毕达哥拉斯和谐理论的是当时的思想家赫拉克利特(约公元前540年――公元前480年),与毕达哥拉斯学派侧重音乐数的比率关系,以抽象的数字为基础来谈和谐、侧重平衡和静态的观念不同,他是在对音响运动的审美观照中认识有一些和本质特征。
他把矛盾和斗争的意义引进到了和谐的范畴之中,指出:“自然是由联合对立物造成最初的和谐,而不是联合同类的东西。艺术也是这样造成和谐的……音乐混合不同音调的高音和低音、长音和短音、从而造成一个和谐的曲调”“看不见的和谐比看得见的和谐更好”。所谓“看不见的和谐”就是指人类心灵的和谐。
表明人类当时除了注重人体美外,更注重人类内在精神的健全与完美。在这种思想理论下的哲学家还有德谟克利特(约公元前460年――前370年),他以灵魂上获得的快乐为“高尚的快乐”,突出强调和肯定了审美体验中精神上的愉悦之情,由此可以看出当时的哲学思想已经触及到审美认识和体验中理性与感性、美感与快感等问题。柏拉图(公元前427年――前347年),虽然柏拉图认为真正的美既不属于现实的物质世界也不属于人的精神世界,而是独立于这两者之外的“理式”世界。
古希腊文化对欧洲的文化的影响不言而喻,其逐渐形成的情感论音乐与形式论音乐美学思想,也就是后来18、19世纪流行的自律论与他律论音乐美学思想。二者如影随形般地交织发展,对欧洲音乐产生巨大影响。
读解电影与电影音乐论文篇十一
《春晓》一诗共四句,“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少?”,孟浩然的这首《春晓》是他隐居鹿门山时的时候写的,意境非常优美。诗人没有采用一般手法直接叙述眼前春天景色的手法,而是通过春天早晨将要起床和起床后的感受,以及所见引起的回想来描绘体现春天的气息,有过这种经历和感受的中国人自然能体会到诗人那刻的这种感觉。
“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”这两句诗写出了诗人在气温适宜的春天里睡觉是多么的沉眠,以至于没有发觉早晨拂晓天亮,到处都是鸟儿鸣叫声,才吵醒了睡梦中的人儿。“处处闻啼鸟”就这么五个字,所用笔墨虽少,却充分展现了春天充满生机和活力的早晨。鸟鸣欢叫唤醒了夜晚春困沉睡的诗人,推开窗打开门春晨拂晓的光亮照进屋来。春天给人们夜晚一个美好的睡眠,早晨起来自然神清气爽,活力四射,听到鸟儿欢快的鸣叫就知道有多美好,向读者生动地展现了春晨鸟鸣的场景,体现了诗人对春晨的喜爱和怜惜。诗人就差直接感叹“春天多么没好”了。中国诗词的美妙之处正在于没有明说,却是无尽的赞美。这么美好的春天拂晓差点就淡忘了昨夜的风和雨,看看地上那么多落下的花瓣,方能肯定昨晚确实刮了风下了雨。昨夜沉眠的睡梦中似乎听到了风声和雨声,看看外面那么多落下的花儿又有多少是风吹下雨打下的呢?这多少让人有些伤感和失落,没有昨夜的微风和细雨,枝头依然挂满鲜花,在阳光的照射下那又会是怎样一种春日早晨的景象呢?应该会更美吧!虽然昨夜的微风细雨凋零了一些春光,但微风细雨也纯净了春日早晨的空气,柔和了清晨的阳光。音韵的和谐让人们读来朗朗上口,自然传唱千古,而且接地气贴近生活,自然为大众所接受,更重要的是景情交融引发人们无限遐想的空间。
德国一个大学教授提出来的“接受美学”强调文学作品应该从欣赏者的角度来考虑。一部好的作品,一篇好的诗词,作者写出来或者翻译者翻译出来只完成了一半,另一半需要欣赏者读者来填补其中留有的无限遐想空间中的内容。
接受理论意在强调,每一首诗词的文字只是每一个作品的一个简单构成部分,诗词的符号和文字构成相当于一个作品组成部分中的载体。在没有读者阅读它之前,它仅仅只是文字和符号而已。然而经过读者的阅读,结合阅读者自己的情感经历再进行赏析想象,丰富了文字和符号的内涵,才成为了作品。作者和翻译者的作用在于提供了指引读者思考的文字和符号。好的作品在于为阅读者指引的这条道路仅仅只是相对固定,有比较大的自由度,需要融入读者的思想情感和经历体验。诗词的文字和符号可以离开接受读者的审美经验和感知而保持其结构形态永远存在不变。诗词作品却需要读者接受并主动融入自己的审美体验和生活感受。读者生活经历的不同,思想感情的变化都会影响作品的呈现。诗词作品是阅读者升华的之后的文字和符号。
好的翻译文字和符号会引导读者在阅读过程创造性地去使文字符号变成详细具体的形象和感受。中国的诗词作品总是含有许多隐含而未透漏的东西,读者阅读之后这些不确定的东西就能呈现出来,所以诗词文字符号的人物和场景等就含有了读者所赋予的一些美的内容了。不同的阅读者对相同的诗词文字符号,在理解方面会有细微的差别,只要总的感情基调没变,都是可以的,这正体现了潜在审美价值在不同阅读者身上的表现。翻译诗词作品时所用的文字符号应该考虑阅读群体普遍的生活经历和情感体验,这样才能到达原作者所作诗词的境界。诗人写出文字符号时赋予了文字符号生活经历和情感体验,使其得以流通并被众多阅读者阅读接受。阅读者接受诗词文字符号时,用自己的生活经历和审美体验丰富了诗词文字符号的内涵而使其成为了作品。诗词的文字符号永久不变,但他们处于不同时代或者换了存在的社会环境就会成为不一样的作品,这就是我们为什么理解诗词时要交待作者是在什么样的背景之下写出来这篇诗词。诗人写作诗词的文字符号给阅读者理解诗词划定了一个范围,阅读者自己的生活经历和情感体验也给自己理解诗词划定了一个范围,因此就会有不同阅读者对相同诗词在感受方面会有细微的差别,就像诗词赏析时各考生不会有完全相同文字符号的答案一样。
诗人写出那些文字符号时,他就希望阅读者从这些文字问号中读出他所期待阅读者读出来的东西,读者依据自己的生活经验和感情经历与诗人产生交集。这种诗人与读者联系的`交集,一方面决定于诗词的文字符号,另一方面决定于阅读者所读类似作品而积累的经验。翻译者所要做的就是翻译出好的作品让读者能读出原作诗词的内涵。诗词作品存在一些不确定性,诗人恰恰期待读者用个人体验去发现这种不确定性。从接受美学的角度来说,给人启发越多的作品越好,阅读者的主动参与思考,使得诗词作品的内涵和意义不会一成不变。诗词文字符号需要阅读者自己润色补充内涵增添情感。诗词的文字符号只是作品里一串拨通联系读者的电话号码,读者接听了,接受并有自己的理解,与诗人产生共鸣才算达成了诗词作品的目的。
翻译者在翻译《春晓》的时候,应该考虑阅读者的生活经历、情感经历以及阅读经历等,更多地从读者接受角度来翻译。有了阅读者的参与,翻译出来的诗词在语言和风格方面都会更加贴近原作,因此接受美学在《春晓》诗词作品翻译过程中所起的作用不可小觑。
传统翻译诗词的方式主要是从原作者诗词文字符号着手,而按照接受美学理论进行的诗词翻译更加注重读者阅读接受并调动自己思维积极参与的过程。按照接受美学理论翻译出来的诗词作品像原作一样含有一些空白和想象空间,必须读者根据联想来填补这些空白,让他们具体化。读者依据自己的阅读经验、生活经历以及情感体验会期待翻译诗词呈现某种画面,这必然和翻译者的翻译工作有关。《春晓》诗词作品翻译也一样必须考虑所翻译作品的大部分阅读群体的接受度。
将接受美学融入《春晓》诗词翻译,前者对后者有良好的适应性,从一些优秀的作品中,我们可以感受到运用了这一理论,诗词的翻译将会有更美的效果,翻译作品也就从文本正真的走向文学。
译文一:
这首翻译作品出自bynner,他是一位对中国古诗词翻译很有见地的外国翻译家,他的翻译作品,评论家意见虽有出入,但是褒多贬少,在诗词翻译方面能够达到令多数人肯定的状态,已属不易,在对《春晓》这篇译文进行赏析之时,我们可以领略到大师的风采。外国翻译者相较中国的翻译者而言,优势在于对于外语的熟练掌握和运用,以及对于外国受众内心的熟悉了解,这两点是中国的翻译者所无法企及的,而他们翻译的弱势在于对中国文化的了解以及对诗词意境的真正领悟,如果能将这二者结合,外国的翻译者能够翻译出很美很受大众喜爱的翻译作品。
首先,分析翻译者外语翻译技巧的采用,词语“light-hearted”和“singingofbirds”应用的十分贴合场景,让读者读起来有身临其境之感,刚刚从睡意朦胧中,被鸟儿的轻盈的歌唱声敲打着蒙睡的心,初醒。读来喜爱春天的感觉慢慢升温。接下来译者用到了连接词语,来将诗歌中看不到逻辑思路用介词连接的方式表达出来,作者在描述一个春天的早晨时,不经意的就回忆起了夜晚似有听到楼外风雨和花瓣飘落的轻声。翻译成外语之时,作者选择了用连接词来表达这种逻辑,也不失为一种方法,同时,也和外国受众的逻辑思维方式相切合,我们注重感性的感受,重感性,少重逻辑,而西方受众的思维方式则是有这严密的理性思维,如此翻译,更加的贴合他们的审美。
其次,《春晓》这首诗,情感的表达方式,作者选取的是形象的描绘方式,并无虚无缥缈的词,多是精准的选用了和诗词内容意义对应的英译词,描绘出来的场景也和原诗词并无出入,从晨起蒙蒙睡意,处处可听见鸟儿的啼叫,敲打着刚苏醒的心灵,忽忆起昨夜,有风雨穿林打叶,不小心打落一地花瓣。西方受众读到翻译者对意境描写的诗歌,可以很直观的想象到这样的美好的场景,能很快的吸收并感受到作品的美,似乎可以与作者一同去欣赏这春的美景。从情感表达方式的选取上,译者充分的结合了接受美学,并使作品产生了好的接受效果。最后用“broken”来形容落花,花落到泥土里的状态,也将也来风雨打叶的感觉描绘得非常直观形象,贴合作品原有的语义和境界。
译文二:
onemorninginspring/late!thisspringmorningasiawakeiknow/allaroundmethebirdsarecrying,crying/thestormlastnight,isenseditsfury/howmany,iwonder,arefallen,poordearflowers!
这是诗词翻译家翁显良先生作品,他的主张是自由译,对格律与散体实现完美转换。这一篇译文,将他的理论观点很好的表达,在这首诗歌的翻译当中,译者并没有逐词逐句的进行对译,而是换了一些词语的说法。中国诗人英译的优势是读得懂中国诗人词人,能够将传统文化很好的理解领悟和表达出来,而较外国翻译者的劣势在于,如果不是很好的掌握外语翻译技巧及西方文化特色,对西方受的喜好和审美并无所知,则会产生翻译时表达不够贴合西方读者的口味,而最终没有使文本变为优秀的作品。译者的此篇译文,没有看到直译诗词的身影,是以一种意译的说故事的形式表达,而在表达的过程中,着重将原作者的感觉和心情描绘出来,使受众通过心境去了解情景。此词描绘的心境与第一首译文比,则略显悲凉凄婉,第一首叹春,这一首是有悲春色彩,与中国古代的词人喜欢借景抒发悲意是一致的,至于受众是否理解,取决于受众对中国文化了解的程度。
读解电影与电影音乐论文篇十二
人们在观看电影时除了受到视觉刺激,还会受到听觉刺激。音乐就是电影表达声音艺术的途径之一,是一种美的呈现形式。一般来说,电影会配有背景音乐,也会有片头曲以及片尾曲,但歌舞电影一般以音乐作为剧情的推动机制,突出影片的关键情节,营造影片氛围,其创作与影片的关联性是密不可分的。本文主要从电影音乐的简介、歌舞电影的特点以及音乐对歌舞电影的影响三个方面进行阐述。
一、电影音乐的简介
电影音乐就是为电影而创造的音乐,它作为电影的背景音乐、片尾曲、片头曲等形式呈现给观众,是电影这个综合艺术中的重要组成部分。电影音乐的演奏一般与电影的对白合为一体,会在电影放映的过程中被观众熟知。无论是哪一种电影类型,都会有其相应的电影音乐。歌舞电影属于一种比较特殊的电影,一般这类电影中会穿插很多音乐,甚至以音乐作为对白,推动电影的剧情向前发展。音乐电影与普通电影相比具有更明显的音乐性,也具有更高的艺术境界,更能调动观众的情绪。音乐之所以能充分调动观众情绪主要是通过其音调结构来表现,在音乐当中,旋律的流动或休止、加速或抑制、冲突与解决都会带给听众完全不同的情绪。音乐正是通过这一点来推动影片情节的发展,帮助观众更好地投入到影片当中。
二、歌舞电影的特点
歌舞电影在世界电影发展史上占据着重要的地位,其兴起于好莱坞,后在印度不断发展,至今已经到了一个非常成熟的阶段,这种类型的电影在情节中会插入很多不同类型的歌曲,以推动电影的发展而著称。歌舞电影的叙事、影像风格以及歌舞艺术手法都有很鲜明的特点。歌舞电影的叙事结构比一般电影更加分散,更有艺术性。很多歌舞电影的发展都是通过人物对白、戏剧冲突来实现,而歌舞电影的戏剧冲突在很多时候会通过歌舞或者音乐表现出来。在歌舞电影中,歌舞的节奏决定着电影的节奏,整部电影与音乐息息相关,通过音乐来表现电影的故事梗概。歌舞电影的影像风格与普通电影有区别,普通电影的影像风格通常通过电影拍摄的角度、电影总体的画面特点来呈现,但是歌舞电影的影像风格除了通过电影的`视觉效果来呈现,还通过电影的音乐来呈现。[2]一般来说,歌舞电影中的音乐节奏明快,其影像风格就会相对鲜明;而音乐电影中的音乐节奏轻柔,其影像风格就会相对温暖。歌舞电影中的歌舞艺术手法与普通电影也有很大的区别,在很大程度上,普通电影中的音乐是辅助部分,为剧情的需要调节音乐来营造电影情绪。但是歌舞电影中的音乐占主要地位,无论是台词还是剧情的发展都离不开音乐,整个电影可能会呈现出一派歌舞升平的景象。
三、音乐对歌舞电影的影响
音乐对歌舞电影的影响非常大,主要体现在表现文化精神、抒发人物心情以及参与叙事三个方面。每一个时代每一个地区都有自己的文化特征与精神风貌,因此,不同地区、不同时代的电影象征着那个时代、地区的文化精神。而歌舞电影中的音乐自然也具有时代性,我们可以从音乐的特点中感受到那个时代的代表元素。例如《歌舞青春》就代表着21世纪青少年的活泼好动,也代表着欧美特有的文化底蕴。歌舞电影中的音乐能够很好的表达电影人物的心情,很多时候,电影中的音乐可以作为对白来呈现,通常各个时候都带有一定的戏剧冲突。将人物的心情用音乐表现出来可以增加电影感染力,强化电影的叙事特征。电影叙事学实际上是指电影通过哪些元素、手法来达到叙事目的。电影叙事系统通常是由画面、音响、语言、音乐、字幕五个部分构成。[3]在叙事元素中,语言、画面、字幕及音响的叙事能力是显性的,具有客观、具体、直接等特点。音乐在电影叙事中呈现出隐性特点,具有间接、主观、抽象等特点。电影音乐的应用是实现叙事的一种有效手段,它对电影情节、叙事时空、观众接受心理的构建都具有重要作用。
四、结束语
电影的成功不外乎演员精彩的演绎、导演的正确指导、音乐元素的充分应用。在电影中,音乐始终是为电影服务的,它不仅能起到推动电影情节发展的作用,还能引起观众共鸣。为了加深观众对电影的理解,我们必须将电影与音乐有机结合,创造出引人入胜的视听盛宴,将电影赋予更多生命力与活力,营造主体氛围,从而促进我国电影事业更好地发展。
读解电影与电影音乐论文篇十三
自从两次世界大战结束以后,美国在民权运动以及国际的推动下已经逐渐向多元主义转变,正是这种多元文化孕育了美国文化中的包容性,再加上美国电影一直都重视商业主义的原则,并把其放置在全球化的时代背景中,以至于美国电影不仅仅展现出本民族文化的特性,还对世界各国国家的文化也进行了吸收,这也成为美国电影最为突出的文化性。
基督教文化的重新诠释———《红字》中人性对神性的胜利
《红字》是霍桑创作的一部长篇小说,其故事背景设置在美国的17世纪,主人公海丝特白兰由于知晓了丈夫去世的消息而独自一人来到了波士顿,并在不久后与牧师狄梅斯台尔恋爱,并生了一个女儿名为珠儿。这件事在当地引起了很大的反响,由于美国的17世纪受到清教的统治,所以根据清教的规章海丝特应被处于死刑,但在狄梅斯台尔的努力下促使海丝特逃过了死劫,但她被佩戴了代表一生耻辱的红字“a”,并在刑台上接受处罚。经过了多次的延误,海丝特的丈夫齐灵渥斯看到了妻子在刑台上,但他并不急于出现,而是暗地里决定要把海丝特的情夫揪出来,于是齐灵渥斯扮演成心理医生不断折磨牧师,最后牧师因无法战胜自己的宗教信仰而把自己的罪行公告天下,齐灵渥斯最后也因为心力交瘁而死了。海丝特带着女儿离开了,最后也孤独地死去了。霍桑认为每个人在上帝面前都是罪恶的,但是人不可能战胜神的力量,所以海丝特的一生都逃不掉红字“a”的罪恶;狄梅斯台尔也因为犯了不可饶恕的罪而被处死了。在霍桑笔下,在17世纪的美国,每个人的精神支持都是来自于对上帝的崇拜,人们几乎没有自由的思想,更无法去追求属于自己的幸福,在宗教面前人人都应唯命是从。而小说《红字》被改编为电影后,则对结局进行了转变,在影片中当狄梅斯台尔在刑台上勇于承认自己的罪行时,他并没有被处死,而是赢得了大家的支持,而被仇恨迷失心智的齐灵渥斯独自凄凉地死去。影片在最后部分也呈现了优美的画面,海丝特一家在阳光中尽情欢笑,享受着上帝的恩赐,并过上了幸福的生活。电影对小说的结局进行了改编,以致影片揭示的主题内容也发生了改变,影片在结尾部分则是揭示清教思想虽然已经深入到人们的内心了,但通过自身的顽强抵抗,最终还是使人性战胜了神性,实现了完美的蜕变。随着美国科技的快速发展,人们则更加注重精神上的熏陶,于是这些守旧、落后的思想遭到了瓦解,反之则赢得了对幸福人生的积极追求,并在电影中得到了鲜明的展现。
种族主义的重新演绎———《哈克贝利费恩历险记》中黑人爽朗的笑声
小说《哈克贝利费恩历险记》叙述的是发生在美国19世纪40年代,两个白人孩子与一个黑奴之间一起开启的冒险之旅。由于白人哈克不能忍受养母对他施行的所谓“正统”的教育,于是他决定逃走,在途中他认识了另一个出逃的黑人孩子吉姆,两人就乘坐木筏到处漂流,并通过他们的视角展现出19世纪美国的百态。小说的结尾部分中还讲述到他们遇到了一个白人孩子汤姆,在吉姆面临危险的时候,两人通过相互合作和智慧终于解救了吉姆,但此时吉姆的管理者沃森小姐已经允许还给吉姆一个自由的生活,汤姆在救吉姆过程中所中的枪伤也逐渐痊愈,小说在三人欢快的交谈中结束了。小说旨在揭示当时美国社会对黑人的歧视,并希求黑人能获得平等、自由的权利。而同名电影《哈克贝利费恩历险记》对原著的改动较为明显,影片把视觉焦点集中在哈克以及吉姆两人身上,结尾处也进行了修改,讲述的是哈克为了救吉姆而受到弹伤,并陷入了生命危机;而吉姆则被卡在树上,命悬一刻。吉姆最后也获得了解救,并凭借他的聪慧和勇敢获得了白人的认可,并实现了人身自由。影片在结尾部分把镜头聚焦在吉姆身上,并且随着他的欢笑声结束了故事。哈克的伤病终于好了,他难以抵挡内心中的喜悦把衣服甩上天空,奔跑在一片青翠的山水之间;吉姆则穿了一身整齐的衣服,他满心高兴地看着哈克尽情奔跑,不禁发出爽朗的笑声。于是整个白人庄园里全都充满了笑声,同时也飘荡在观众的心里。导演正是通过利用电影技巧,把画面逐渐拉长,并营造了一个意味深长的情节画面以及一个震撼心灵的声音,从而使影片收获了唯美的视听效果,在艺术上和思想上引起了强烈的共鸣。影片通过这种匠心独运的设计来一步步深化原著中揭示的主题内涵,并凸显出影片的时代特性,影片展现了美国的一段特殊历史,几乎从19世纪中叶以后到20世纪末期,黑人都在为自己的自由和平等权利而不断发起抗争,美国社会上充斥着民族矛盾,而吉姆最后赢得的胜利也宣告着黑人民族的胜利,他那爽朗的笑声不仅是表现出他自己的情感,也代表了整个黑人民族的情感。
个人主义的全新定义———《永别了,武器》中战争与我永诀
《永别了,武器》是海明威的一部杰出的小说作品,小说的`故事背景聚焦在美国的一战期间,并以爱情为主题讲述了一个动人的故事。小说男主人公亨利原本是中尉,由于受伤就被转移到医院救治,并与来自于英国的护士凯特琳巴克之间产生了感情,但是由于战争的紧迫性,两人不得不分离。但由于战士们的厌战情绪日益浓烈,亨利也逃离了战场并带着凯特琳离开,想寻找到一个安静的地方生活。他们终于来到了瑞士,并在这里快乐地生活了几个月。但是凯特琳遭遇难产致死,亨利的心里也绝望了,独自一人走在雨中。小说在美国社会上引起了很大的反响,它真实反映出一战期间以及战后人们的真实情绪,战争摧毁了美国青年的理想,并迫使他们陷入了茫然的境地,战争就好像是一把刽子手,亲手斩杀了人们对幸福的美好向往。电影对小说的结尾部分进行了重新改编,小说中描写的是他们两人正满怀希望地等待着孩子降临;而电影中则讲述的是凯特琳在生产的时候,亨利并没有在身边守候,所以当亨利历尽千辛万苦来到凯特琳身边的时候,她已经陷入了生命的危机之中,最红也悲痛地离去了。影片在最后的情节中刻画了亨利抱着身穿白裙子的凯特琳,落寞地走出了医院,但他的前方是未知的,迷茫的。这一场景则是影片故事的高潮部分,在观众的心理产生了巨大的震撼。战争导致他们无法过上简单的幸福生活,而重逢后就要面临生死的选择,他们走向了自我的永诀,不仅代表了对生命的不舍,也凸显出对爱的期望。而这一悲剧的根源则是惨绝人寰的战争,于是影片的主题在此刻已经得到凸显,就是要消除战争,让整个世界充满爱和安宁。电影揭示的主题基于原著的基础上得到了进一步的升华,它着重表达出主人公对爱的执著追求,对战争进行了强烈的抨击,影片也因此萦绕了悲剧性的色彩。美国自进入20世纪以后,人们不得不面临多次的战争,两次世界战争、越南战争等严重的摧残了美国人民的身心,战争让无数个美国人的灵魂无法回到家乡,在精神上给人带来了无尽的折磨。于是20世纪的美国人民期待和平,消除战争。
结语
美国电影逐渐在国际电影市场中占据了不可估量的地位,美国文化也不断向大众文化以及各国文化进行吸收,美国电影中着重强调文化观,对西方人的个人价值给予重视,同时也肯定了人的需求,宣扬个人主义价值的实现;展现自由、和平的思想理念,这些代表美国各个时代的传统文化则在不同程度上推动了科学主义、英雄主义的滋长。本文从美国电影的角度来探析其中蕴涵的美国文化,并剖析其代表的时代特性,在电影《红字》中反映了17世纪美国宗教对人们思想的钳制,从而禁锢了人们追求幸福生活的权力;电影《哈克贝利费恩历险记》彰显了19世纪中期美国迎来了资本主义经济迅猛发展的历史阶段;在《永别了,武器》中则是宣告了美国开始走向了世界资本主义的舞台,并在国际舞台上发挥了重要的作用。这些电影分别从不同的视角展现出美国社会的经济、文化等方面的时代特性,并对美国社会产生了深远的影响。当前,美国人民应站在时代的高度,用历史的眼光来看待美国的各个时代,并严厉杜绝战争,争取和平和温暖永存在人间,这不仅是来自美国人民心中的呐喊,也是历史潮流发展的必然结果。
读解电影与电影音乐论文篇十四
艺术培训这一教育,其主要是通过授课、讲座、大众传播媒体等方式或手段来进行生产或发展。随着经济的不断发展及提升,百姓的物质生活发生了极大的改变,其对自身素质的要求也日益增强,高雅一族的艺术也日益走进普通百姓的生活,这一客观环境的出现,也就使得很多家庭期望孩子通过艺术培训使其自身得到良好的发展以适应社会的步伐,在学员家庭中,参加艺术培训已是其生活的重要组成部分。此外,在我国目前的艺术市场中存在着消费群体及市场潜力较大、经济收入也较为可观的特点,而音乐也要在美学角度下尽可能地发挥艺术形式的创新和美,这样才能让音乐的发展表现出勃勃生机。
音乐形式美的基本要素。
音色、音准、速度、力度以及节奏等是音乐艺术形式美的基本构成要素。首先,音色。在音乐形式美中,音色是最显著的要素。音色通过音质、工艺、情调三种途径表现出来。音质色彩主要表现在歌者和音乐材料两个方面。音质的水平既和乐器的制作工艺有关,又和演奏者有关。工艺色彩依赖于演奏者的技术控制能力和理解水平。情调色彩通过演奏者的控制能力和艺术想象力表现出来,赋予作品情绪变化。以音色为中心,产生或消失“完形压强”,从而获得音乐形式美。其次,音准。音准是相对的,在音乐艺术创作中,音准从陋境发展到稳境,再上升到活境。演奏者可以根据音乐情势要求恰当地运用音律、音高。第三,速度。音乐形式美的宏观表现依赖于对速度的掌控。音乐作品具体量化了音乐的速度,不过在实际演奏中由于不同的演奏者有着不同的艺术经验,对同一个音乐作品会有着相对不同的量化处理。第四,力度。音乐表演应当富有起伏变化,并且演奏者能够控制得当,赋予音响立体感与层次感。人们在力度训练上常常将“力度域”分成不同的等级。高水平的演奏者能够非常细致地把握力度等级,表现出很强的音乐力度控制技术。第五,节奏。与周而复始简单运动的节拍不同,节奏随着音乐情绪、音乐形态等因素的变化而变化。节奏涉及音乐内容、音乐风格等较为复杂的语义学表现。以上这些音乐形式美的基本感性材料,是实现音乐艺术形式美的必备条件。为了充分体现音乐艺术形式美,在此基础上还必须合理组织、加强结构美的构建,而在这些基本元素中,对于音乐美与力的把握和平衡非常关键。
音乐形式的结构美。
音乐艺术形式不仅需要处理好基本要素等细节内容,还必须处理好乐曲全局与块状性质的布局,构成富有整体性的音乐律动,产生富有一定层次的音响效果,实现音乐结构的艺术形式美。就音乐结构形式美的规律而言,国内外美学家有着不同的理论解释。托马斯阿奎那曾经指出三条规律:鲜明、和谐或适当的比例、完美或完整;荷加斯曾经指出六条形式美的规律:量、错杂、单纯、一致、变化与适宜。音乐形式的结构美可以从两个方面进行分析:总体组合规律和部分组合的关系。适用于前者的规律有适宜、和谐、统一等,适用于后者的规律有整齐、对比、均衡、节奏、对称、比例等。音乐艺术形式表现、处理、把握结构美,就应当遵循以下规律。首先,和谐。音乐形式的各个基本要素需要协调一致。音色、音准、速度、力度以及节奏等要素虽然有着质的差别,但是在一个音乐作品构架内需要相互融合,促进整体的协调性。音乐艺术形式的和谐包括三个层次:作品整体形式的协调一致、创作主体和听众的和谐、主体和对象的协调一致。其次,平衡对称。音乐艺术形式中的平衡对称主要反映为对立面的交替。每个单位元素均可以通过对立面进行反衬,以烘托自身的特征。各个单位在相互映衬时,保持平衡对称,将多样性统一到音乐整体当中。第三,整齐一律。整齐一律是音乐艺术形式美的基本要求。在音乐艺术中,将不一致的元素融入到整体当中,化为整齐一律的元素。在具体的音乐艺术表现中,速度、节拍等元素中相当范围内保持整齐一律,在整体中整合多样化的`音高、时值等因素,将各个有机组成部分统一成整体。演奏者需要将“杂多”的元素,在整齐一律的速度和节拍中有组织地展现出来,以形成音乐艺术结构美。
音乐形式结构组合。
在实际的音乐表演中,乐部、乐段、乐句、乐节和乐汇等各形式结构之间存在着契合与衔接的问题,即“间歇”,也被称之为结构间的转换。从心理分析来看,情绪唤醒水平有着一定的阈值,激发情绪需要一定的时间,平复情绪也需要一定的时间。当人们沉浸在音乐演奏中的某个情景中时,忽然情景发生了转化,新的场景突然出现会导致人们产生心理抗拒,并体验到不和谐感。因此,在组织音乐结构时,必须认真分析作品,领会作品,感受作品的灵魂,遵循音乐形式结构美的规律,把握转换分寸,才能进行生动传神的演出。要实现音乐艺术形式美,就应当适应精神需要,富有音乐形式审美价值。在注重音乐形式的基本感性材料的同时,还必须遵循音乐形式组合规律,注意音乐表演的适宜性。“适度感”是音乐形式美组合的总原则,其主要包括音乐形式对音乐形式的适应、音乐形式对人们的审美需求的适应及音乐形式对客观对象的适应三个部分。在音乐二度创作时,还需要考虑音色和音色的适应,力度层次处理恰当与否,速度变化合不合理等。由此可见,音乐艺术形式美存在于人们的审美中,其形式美的独立性是相对的。
结语。
音乐是一种时间艺术,音乐形式的各种要素均需要在时间的过程中体现出来。人们在某一段时间内感受到按照一定顺序展开的音响刺激,从而领略到音乐的美。音乐艺术形式存在于音响当中,音乐艺术形式美建立在感性材料和结构组合的基础上。音乐艺术形式美的基本构成要素包括音色、音准、速度、力度以及节奏等,这些基本感性材料是实现音乐艺术形式美的基础。为了实现音乐结构的艺术形式美,还必须遵循一定的组合规律,将各个有机组成部分统一成整体,赋予音乐作品审美价值。
读解电影与电影音乐论文篇十五
记得中国顶级的成功学激励大师陈安之讲过:比尔盖茨之所以会成为世界首富,答案是他具有非凡的眼光,选择了最具前景的软件行业,如果他选择卖烧饼,答案一定是否定的。由此可见“选择”的重要性。在我们身边很多人每一天都在任劳任怨、勤奋努力的工作,但收获颇少,平凡依旧,原因是没有选择真正属于自己的方是与方法。高中音乐鉴赏教材作为教师教学、学生学习的依据,对整个教学活动起着至关重要的作用。因此,根据大纲、教师、学生的实际情况选择适当教学内容就显得尤为重要。
学生强烈呼喊:我们努力过但没有“兴趣”
与时俱进,追求音乐的流行美
现代世界,包括音乐在内的各方面都在飞速的发展。无论是音乐创作,还是音乐表演,都在技术上,艺术上有了很大突破,紧紧的体现了时代气息和人们对音乐文化的需求。作为欣赏主体的学生,理所当然对音乐的品味也越来越高。经过笔者教学实践发现:
时尚旋律美,是学生音乐鉴赏的首要需求。在《学堂乐歌》单元中,学生对教学内容比较陌生,缺乏兴趣,甚至认为其旋律老土,没有新意。课后,我认真的反思并作出了调整,我将“学堂乐歌’和“校园民谣”结合起来,课堂上简略的聆听“学堂乐歌”,重点是欣赏具有时代气息的“校园民谣”。比如《同桌的你》、《睡在我上铺的兄弟》等,这样既抓住了学生的兴趣,又自然的进行了同类音乐的拓展,收到了良好的教学效果。
明星表演美,是他们内心的“榜样”需求。在欣赏民族歌剧唱段《清粼粼的水来蓝莹莹的天》时。因为他们这个年龄阶段基本上都有自己的偶像,都有自己的“明星梦”。所以,笔者在教学过程中总是找到不同明星的多个版本的音乐给同学们欣赏,以便使学生产生良好的共鸣。
浪漫意境美,是他们放飞心情的需求。在钢琴音乐单元,我们欣赏了肖邦的《“革命”练习曲》和李斯特的《爱之梦》,两首音乐都是浪漫主义钢琴音乐的杰作。但学生更喜欢《爱之梦》,因为《爱之梦》更让他们觉得“浪漫”,更适合高中生的情感需求。所以在教学过程中,笔者总是从他们的兴趣入手,由浅入深,选择一些诸如《神秘园》、《神话》等音乐作为教学内容的补充,逐步过渡到对他们来说较“难”的音乐,受到了较好的教学效果。
动听配器美,是他们体验音乐魅力的需求。在流行风单元,我们欣赏的是毛阿敏1988年春节联欢晚会上演唱的《思念》,学生反映普遍较差,随后我立即播放了同样是毛阿敏在“同一首歌”上演唱的《思念》,学生马上兴奋起来。因为音乐家对这首歌曲进行了重新配器,使其在音色、和声等更富于流行美。
由于高中生的年龄结构和心里特征,他们对“流行美”的需求还很多很多,作为老师,我们应该用“心”去发现,用“行”去实现他们的“需要”。帮助他们挖掘出时尚、经典的音乐作品。
简单直观,力求音、画、舞结合
音画结合。例如:在欣赏《西出阳关无故人》和《高山流水致家园》两个单元时,我们可以根据音乐所蕴涵的意境,选择《唐之韵》等视频音乐文件进行播放,使学生在听觉中领悟意境,在视频中理解音乐。这样就让较难的音乐变得直观简单、一目了然。
音舞结合。例如:在欣赏《非洲歌舞音乐》单元时,由于其音乐和舞蹈有着相当密切的关系,所以,我们在教学过程中应忌讳对他们进行孤立的欣赏,而要让音乐与舞蹈有机的结合,从而更加深刻的了解非洲歌舞音乐的相关知识。
音画舞结合。例如:在欣赏《爵士乐》时,笔者找到了著名爵士舞的视频片断进行欣赏,让学生一边聆听,一边哼唱,一边模仿舞蹈,既满足了学生的“需求”,又使课堂得到了良好互动。
读解电影与电影音乐论文篇十六
自《卧虎藏龙》上映以来,片中优美的音乐得到众口一词的好评,作曲家谭盾再次为世界所瞩目。在音乐中,他加入了许多中国传统元素中的戏曲元素,《月亮爱人》《永恒的誓言》等都是《卧虎藏龙》中的优秀作品。其中,《月亮爱人》是电影的原创歌曲,《永恒的誓言》是流行音乐和古典音乐相结合的作品。他用中国传统的音乐表达形式和西方的音乐相结合,并结合得恰到好处,音乐所散发出的古典美、现代美带到影片中,烘托影片剧情,使影片散发出一种独特魅力,效果极好。这部影片音乐的创作独树一帜,同时也获得了奥斯卡电影节最佳原创音乐奖。影片是以含有悲伤情绪的大提琴为主旋律,这样的声音不禁让人联想到中国古典的乐器―――二胡,二胡演奏的忧伤情绪最能感染人,然而,谭盾不走寻常路,他用大提琴代替二胡,所奏出的声音依然让人折服。在音乐中,他也把东方古典乐器的演奏和西方乐器的演奏结合得很好,在音乐中得到充分的体现。古琴和大提琴的配合奏出了浓厚的戏曲味道。在“南行”一章中,他运用了笛子,婉转悠扬的声音把江南秀丽的美景表现得淋漓尽致;在“交锋”中,又运用了琵琶,让人感到胆战心惊;在“穿越竹林”中,他运用了萧,使整个情节都充满强烈的江湖杀气;在“思慕青冥剑”中,又巧妙地运用了二胡,给人一种空灵的惬意;还有维吾尔族乐器和葫芦丝的运用,都表现出了一种神秘的音乐文化气息。
《卧虎藏龙》让谭盾被更多的人所熟知,他为东西方音乐的结合作出了巨大的贡献。后来,他又为张艺谋导演的《英雄》作曲,再一次充分发挥了自己的特长,把东方音乐的神秘和西方音乐的浪漫完美地融合,创作出了优秀的作品。在《英雄》的音乐中,谭盾使用了许多让人意想不到的音乐创作方法。他把小提琴的琴弦换成二胡的琴弦,使发出的声音呈现出一种深远、苍凉的音乐曲风,他用这种方式来表现大漠的荒凉、孤寂、辽阔,准确地表现出古代大漠的风味,很好地表现出电影所要表达的意境。谭盾对乐器的改造还体现在多种乐器上,他把中国东北的二人转与西洋交响乐曲相结合,把西方的爵士乐和摇滚与鼓点相结合,这样的设计把东西方的音乐有条不紊地融合在一起,将影片中的情节和音乐很好地结合,给人一种画面与想象相配合的感觉。在《英雄》中,那种气势磅礴、唯我独尊的气势是从管弦音乐中来的,管弦音乐在千军万马中迎面而来,构成了让人为之震撼的画面。“闯秦宫”一段中,谭盾使用了一种很古老的乐器―――古铙。古铙大约有4000多年的历史了,是一种极具东方特色的乐器,发出的音乐低沉而又神秘,如泣如诉。谭盾邀请了极具东方特色的日本著名的鼓童和西方浪漫主义的小提琴演奏家帕尔曼,并找了50名男低音共同演绎了这段音乐。在这段情节中,打斗的场景在古老钟声的气氛中沉浸着,再加上小提琴和男低音的淳厚使得电影演绎出一种空灵缥缈的感觉,三者结合表达出一种很独特的效果。同时,这段音乐也是这部电影的主题音乐,电影一开始的'时候,是鼓曲和交响曲的结合,流露出一种苍茫大地的情怀。谭盾是大胆的,他把古琴和小提琴巧妙地结合在一起,表现出中国的雅致和西方的唯美。这种东西方的结合,获得了别样的音乐风格。“在水一方”的水战,打斗很激烈却听不到一点声音,这与谭盾独特的音乐创作有关,缥缈而又安静的画面,给人独特的视觉享受。在“永别英雄”这一段中,把二人转和秦腔的旋律与小提琴相结合,奏出了一种苍凉而又宁谧的感觉,成为电影音乐上的经典。
《英雄》中所表现的音乐是粗犷的、沧桑的,并且要表现出大漠的辽阔。谭盾所创作的音乐中,是柔情和阳刚相结合的,在《卧虎藏龙》中表现了南方的柔情;在《英雄》中,则表现的是粗犷宏伟的音乐。《卧虎藏龙》大部分都是以简单、清新的风格为主,配乐就像故事情节那样单线条发展。两者虽然一个粗犷,一个细腻,但是两种音乐风格都有一个相同的特点,也是音乐最独特的地方,那就是传统的音乐用西方的音乐形式表现出来了,把东方的传统音乐和西方的弦乐相结合起来了。《夜宴》的音乐创作把谭盾的事业再一次推向高峰。《夜宴》中所呈现的音乐给人一种耳目一新的感觉。在配乐中,谭盾再一次巧妙地把我国的民族音乐用西方的音乐形式表现出来,把东方的静谧、神秘感表现得淋漓尽致。这种结合,使他又一次大获成功,给影片增加了许多亮点。《夜宴》中的音乐《越人歌》《我用所有报答爱》为影片的成功作出了重要的贡献。
谭盾在《夜宴》的音乐制作中,为了渲染出唐代的盛世,抛弃了大提琴声音悠长的优点,而是用钢琴的低声区来表现,又把周迅声音的沙哑、张靓颖声音的悠长和泰戈尔声音的低沉巧妙地结合在一起,描绘出一幅美好的画面。影片的开头是《越人歌》,歌曲声音委婉、唯美,与影片情节相得益彰,把影片的情节烘托得恰到好处。其中,钢琴和弦乐的配合,使乐曲很有层次,也将画面呈现得错落有致。片尾是《我用所有报答爱》,悲伤的旋律让人们沉浸在影片中无法自拔。任何事物都不会凭空而来,《夜宴》也是如此,《夜宴》的成功创作离不开《哈姆雷特》的影响,莎士比亚的《哈姆雷特》中富含丰富的西方音乐特质,而在《夜宴》中,谭盾巧妙地将东西方音乐结合在一起,将中国文化元素寓于西方音乐之中,从而完成完美创作。正如《夜宴》和《哈姆雷特》一脉相承,两部作品中反映的世界观极其相同。但在东西方不同的环境中,人们的反映就会不同。小提琴在配乐中富有一种神秘感,不同的人会有不同的理解,这种奏出的曲调要人们自己去细细地品味、体会、解读。每一部作品都有其要强烈表达的东西。《夜宴》这一作品是想挖掘人内心最深处的寂寞,让人们在这份寂寞的感染下去寻找那份希望,从而达到心灵之间的共鸣,最终使不同文化不同地域得到完美结合,形成一个完美的整体。《夜宴》所讲述的故事较之《卧虎藏龙》要早1000多年,其音乐也比《卧虎藏龙》的音乐更加古朴与唯美。仿佛来自千年之前的天籁,在时空的罅隙连绵不断,而结尾处摇滚音乐的闪现与古典音乐形成强烈的对比,视觉与听觉的双重刺激,将人们从遥远的唐朝拉回到现实中。古典与现代的完美结合,给人一场跨越时间与空间的盛宴。通观整部影片,音乐随着剧情的发展不断变化,时而紧张凝聚,时而舒缓凋落。音乐的不断变化将人物的悲与喜表达得淋漓尽致,中华民族含蓄内敛的情怀在西方古典音乐热烈、深厚的风格中燃烧,将那份深藏在内心深处的情感毫无保留地表现出来。
谭盾创作的电影音乐都是以中国古典纯正的文化为根基,再将西方的乐曲技巧、乐曲形式很好地融入其中,这就弥补了东方传统文化拘谨、扭捏的短处,也创造了富有东方情调的音乐硕果。深受广大观众的热捧,为中国传统音乐的发展提供了更大的空间。谭盾敢于打破常规,挣脱陈旧俗套的创作思维的束缚,将古典与民间融合,传统与现代结合,民族与地域结合,从而酝酿出别有一番韵味的音乐曲调。其实,创作电影音乐本就需要敢想、敢闯、敢突破的头脑和任其自由飞翔的领域天地,一味地墨守成规只会令音乐停滞不前。谭盾的敢想敢闯的精神着实令人折服。他为中国现代音乐和中国电影的发展创造了更为广阔的发展空间,让国际上更多的人对中国的传统文化与音乐色彩有了更深的了解,也为中国电影音乐营造了新的传奇。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/6161616.html】