教育是培养人才、传承文明的重要途径,但如何进行优质教育是我们所需要思考的。总结应注重逻辑性和连贯性,要有明确的开头、主体和结尾。接下来是一些总结样本,希望能够帮助大家更好地写出一篇完美的总结。
读解电影与电影音乐论文篇一
音乐构造完整故事情节
影片开头,在苏格兰巍峨的山巅之上传来悠扬的风笛声,将观众带入了绿水青山的环绕之中,在这里祖祖辈辈生活着朴实勇敢的苏格兰人民。此时音乐一转,小提琴奏出了忧郁的旋律,在没有低音的衬托中,音色时而轻盈高亢时而沉郁并存,模仿人在歌唱,十分悠扬。也奏出了他们受到统治者欺凌压迫的不幸。四支圆号不协和的和声,在铜管和木管乐器之间起到媒介作用,表现力极其丰富,是铜管乐器中音域最宽、应用最广泛的乐器。具有铜管的特色,但又温和高雅,带有哀愁和诗意暗示了黑暗与邪恶并存的统治阶级。接下来由弦乐奏出一句过渡音,紧接着由圆号吹奏出带有铿锵有力的旋律,这仿佛是一种期盼,期盼着英雄的出现,来拯救他们的民族;此时大提琴却以凝重浑厚冷冷对答,使人茫然。悠扬琴弦的音色含情,旋律动人。这种乐器音色浑厚丰满,擅长演奏抒情的旋律,表达深沉而复杂的感情。预示着这位英雄道路的艰难。整首乐曲作为影片的序曲,表现了威廉的奋斗历程和英勇的一生,在这首曲子中音乐短小、别致,旋律表现得淋漓尽致。此曲它的艺术价值不仅仅可以作为电影音乐来欣赏,更可以作为纯音乐来欣赏。情节与故事是电影的核心问题。两者既密切联系又各自独立,故事是讲述出来的事件,即讲的是什么;情节关系到怎样讲,讲哪些,情节是构成故事的最基本要素,是形成故事的必要条件。当叙事主体有意识地把音乐作为影片的重要载体时,音乐的作用就不仅仅是衬托了,音乐本身已经成为故事主要情节,并且推动故事的发展。影片所使用的音乐作为一个有机整体对影片宏观背景的叙述具有定位功能,并具有鲜明的时代色彩和浓郁的个人情感。
音乐抒发人物的内心情感
音乐作为一种听觉艺术,就其本质来说是要善于用听觉来表现人物内心,用心去感受情感,感受人物内在的、心灵深处的美。它的最大特点就是反映人物内在的心理,借以丰富情感世界。电影音乐的主要功用即是抒发人物情感,衬托事物环境,使人物的情感在音乐中得以抒发表现。小威廉的父亲就是一位抗击英国侵略的英雄,在战斗中牺牲了。在父亲的葬礼上,小威廉正在哭泣,这时遇到一位小女孩,送给他一朵紫蓟花。这时风笛响起了悠扬的旋律,象征威廉与小女孩美伦的爱情主题,它是那样优美与凄凉。无论环境多么恶劣,都阻挡不了人们对爱情的追求和渴望。这个旋律也奏出了人们对自由的向往。这时,影片中最欢快的音乐出现了,这是他们事隔多年,又一次相逢。相逢在乡间的婚礼舞会上。柔美民族风情的舞曲在风笛吹奏中洋溢着快乐,人们暂时忘却了苦难,尽情欢唱。在这样一个舞会上,威廉已经长大成人,终于回到了久违的村庄,见到了儿时的好友美伦,她如今已是一位亭亭玉立端庄的少女。此时影片的画面呈现:一个幽静的夜晚,悠扬飘荡的风笛掠过天空,葱绿的山冈上一对甜蜜的恋人幸福相拥,让人为之感动幸福不已。音乐wal-lacecourtsmurron在欢快、愉悦中响起,威廉在一个“轻风细雨”的傍晚约美伦出来,美伦没有顾及父母的反对,飞快愉悦地跑出家门,兴奋地坐在威廉的马上,两人一齐驰骋在绿意葱葱、无边无际、使人心旷神怡的'美丽的草原上。空气显得格外清新怡人。从绿色的草地上飞过一群白色的鸽子。在这景色迷人令人流连忘返之时,苏格兰风笛再次响起轻盈的旋律,美妙动听的音乐再次衬托出情侣久别重逢的愉悦心情。威廉与美伦一同骑在马背上,陶醉驰骋,从他们身边掠过起伏的山峦。此时轻快温存的音乐伴随着美不胜收的苏格兰风景,使我们深深地体会到身临其境的草原美和浪漫的苏格兰风情美。
音乐表达人物内在情感、深化主题思想
主题思想是影片的灵魂,电影的各种元素、材料都要围绕主题思想不断地调整,“爱情和自由”是《勇敢的心》这部影片的主题思想,这部电影中的各种材料和艺术元素,都是围绕着“爱情和自由”进行发挥的。例如secretwed-ding这首乐曲,没有语言,却见证了威廉与美伦的秘密婚礼,画面中起伏连绵的山峦和涓涓流淌着的清澈小溪。在这里,音乐的加强使“爱情”这一主题表现得更加淋漓尽致。我们也仿佛徜徉在大自然美丽的风景之中,分享着他们的美丽动人和浪漫爱情。影片在最后结尾的那一曲freedom中。威廉竭尽全力,深呼吸,张大了嘴,倾尽自己全部的力量,高喊“自―――由!”的时候。再次响起“自由”和“爱情”的主题音乐,镜头也切换到此画面:“史蒂芬痛苦地闭上眼睛,伊莎贝尔也痛苦地闭上了眼……”这时,风笛音乐把影片推向了高潮。英雄的主题再次浮现,在高亢唯美的风笛音乐衬托下,在生命的最后一刻,威廉仿佛看见了他日夜思念的美伦。这一情节的细微描写与音乐的结合,把人性的光辉和英雄本色融为一体,进一步突出再现了爱情主题。整部影片中音乐用量达到67%,在影片长达3个多小时中,音乐就占据了2个多小时。在电影中如果按类型来划分,《勇敢的心》应该归属一部凄美爱情故事。本片的音乐多而不腻,重而不躁,运用得恰到好处。因为音乐完全融入到影片的情节、人们的情感和内心当中,音乐的悄无声息、出神入化是默默无声的,你有时会忽略它的存在。正因为如此,它具有任何元素不可替代的作用。而《勇敢的心》中的音乐就达到了这样的效果,从而使观众有一种意犹未尽的感觉,在听完近2个多小时音乐中,也不觉得是画蛇添足,令人厌烦。
用音乐来渲染气氛
影片画面的变化,伴随着苏格兰风笛奏出悲壮的音乐,我们在如诗如画的景色之中,视线穿越于苏格兰高地:在紫红色的天空映照下山脉延绵不断郁郁葱葱,在天空的边缘点缀地镶嵌着粉红色的云彩;满眼望去,漂亮光滑的鹅卵石自山巅宣泄而下,汇入一片深绿色的草原,一望无边;还有零星密布的湖泊点缀着苏格兰的大地,天地融合交相辉映,在乌云笼罩、宽广的天空里倾泻着淡蓝色的光辉。情感与色彩,音乐与画面,勾勒出一部部画卷,情景交融天衣无缝,在悄无声息中,不留痕迹地叙述着故事发生的时空。在影片最开始的时候,一段旁白清晰明了地叙述了故事的梗概和发生的历史背景。在开场短短的3分钟时间,导演将影片的旁白、画面、背景音乐完美地结合起来,创造了沉重和神秘、悲壮与自豪的历史意境。突然安静,静得让你不敢呼吸,这时小威廉的父亲马尔康与哥哥走进谷仓,发现无数具尸体。父亲马尔康一遍又一遍地喊着儿子的名字:“麦克-安德鲁斯”。音乐渐渐响起,他们下了马,哥哥惊恐地走到谷仓的门口,小心翼翼地举起了一把砍柴用的斧头,轻轻推开门。可是听不到里面有任何声音。这时鼓声急促响起,伴随心跳的节奏,不禁让人屏住呼吸、不寒而栗,使观众身临其境地感受到此时的紧张气氛。就在这时,突然一只鸟飞出谷仓,紧张的氛围就此打破。接着令人紧张起来的是马尔康o@的脚步声,原来站在谷仓门口的是小儿子威廉另外在威廉假意向杀死美伦的贵族投降那一场景,影片再次通过音乐与画面的完美结合,体现了情节的张力。几个手持长矛的英格兰士兵骑着马,在城中巡视。突然镜头转换,威武雄壮的威廉出现了,在音乐的衬托下,向哨兵缓缓走来,他骑着一匹高头大马,地上的泥浆在马蹄下飞溅着;哨兵在暗处悄悄躲着,尾随其后。此时画面徐缓,音乐急促,镜头快速切换在威廉、士兵、杀死美伦的贵族之间。画面与音乐的不对称性,彰显了强烈的艺术对比,从而营造了紧张、扣人心弦的艺术效果和画面的冲击力。还有一组对比即是环境声响与背景音乐对比,如马的长啸嘶鸣声,马蹄落地溅起泥浆的声音,都被夸张放大化,以动衬静。就在这短短的场景音乐中出色地表现了威廉的机智勇敢和智勇双全。
结语
总之,影片中的大量配乐十分大胆独特,大部分为时空音乐类型,尤其是苏格兰民族乐器风笛的运用,恰到好处、魅力无穷。作为著名的音乐人詹姆斯霍顿在后来的《泰坦尼克号》中更加出色,荣获了大奖。尽管这部影片的音乐没有获奖,但这里的配乐笔者认为更胜一筹,结构上略微复杂一些,与情节的配合十分紧密,真正起到了画龙点睛的作用。在自由与和平这一主题的感召下,电影中极具感召力的音乐把电影推上了一个至高无上的高度,它使观众置身一个梦幻世界,仿佛把作品镶嵌在音乐之中,使影片在现实世界中游离,苏格兰风笛的憨直质朴也正是通过它的音乐表现出来。这正是影片的魅力所在。
读解电影与电影音乐论文篇二
音乐是一门艺术,它转换成一门学科后,它的内涵和意义就会发生改变,从感受类的语言变成技巧和行为操作上的语言,奥尔夫音乐教学法的目的便是构建一种音乐教学体系,使学前音乐课堂的教学特性慢慢被消化,成功的进驻到幼儿艺术素质塑造领域,为幼儿带来全新的学习体验。
一、奥尔夫教学法概述
奥尔夫教学法是由德国音乐家卡尔·奥尔夫创造的,其奉行的教学宗旨是“诉诸感性、回归人本”,从感受、情感上激发人对于音乐艺术的喜爱和情怀,有增强人本能音乐思想、表达意识和激发原始情绪的作用和能力。虽然称之为一种教学体系,但它并没有较为统一和完整的教学规则和标准,相关教学行为是自由和随机的,全凭幼儿的感受和所表现出来的情感与愿望。在现代音乐教育中,奥尔夫教学法是最适合儿童的、最适合个性化、自由化教育的一种教学体系,其相关理论思想的研究价值很高。
二、基于奥尔夫音乐教学法具体表现研究教学特点
对于学前幼儿来讲,音乐学习并不注重技巧,特别是在幼儿肌肉发育还无法胜任、承担过多音乐技巧、手法训练任务之前,帮助幼儿建立音乐学习和理解兴趣和好奇心才是最关键的。下面本文结合奥尔夫音乐教学法的具体操作行为,研究其教学特点,具体内容如下:
(一)节奏把控、节奏习惯意识的建立
节奏是音乐的生命,所以奥尔夫特别重视研究、发觉音乐中“节奏元素”的独特性和艺术价值,教学之前,通常要选择、使用一些简单的音乐器材,木棍、水瓶敲打桌面,老师先敲打,学生后模仿老师敲打;亦或是让学生使用手脚、口鼻模仿老师一连串的声音等等。该教学行为的目的是让节奏进入到学生了解、学习音乐知识想法中,对节奏有新的认识和理解。节奏是存在于日常生活中的,老师也可以让学生模仿日常生活中的“音乐节奏”,如:爸爸打呼噜的声音、小狗叫的声音、水流响的声音、车经过的声音等等,这些音乐节奏的写实意义很强,能够加深学生对音乐节奏的感触和想法。
(二)乐器的认识和使用
学前儿童是不喜欢单一枯燥的理论知识的,为此,奥尔夫认为应当让学前儿童尽早的接触乐器、认识乐器,只有这样,才能激发出他们对于音乐艺术的好奇心,跟着老师学。如:在上课之前,在课桌上摆放一个打击乐器,并让孩子们观察,并提问让他们说出这个乐器像生活中的那些生活用品。之后老师使用乐器敲打出声,模仿孩子们耳熟能详的儿歌演奏,学生会被动听的音乐所吸引,这时老师让孩子轮流到讲台上来或是把乐器发到孩子手中,由老师带领,有节奏、有意识的使用打击乐器。这样一来,孩子就可以在未来的音乐学习和理解中,更加立体、全面的认识乐器了。除打击乐器之外,如:口琴、葫芦丝、架子鼓、钢琴等简易小型乐器和常用乐器,都可以被引入音乐课堂中,它的应用形式和教学内容可以随机改变,不一定要教会学生某种技能和知识,只要学生对乐器感兴趣就行。同时,老师也要充分给予孩子自主选择权,也就是说,如果某个孩子不喜欢某个乐器,亦或是某个孩子特别喜欢某个乐器,老师应当学会适当放手,把选择权和操作权交给他们,让他们与乐器单独相处,从而碰撞出不一样的火花。
(三)即兴演奏
在奥尔夫音乐教学体系中,即兴演奏是不可分割的一部分,它的关键作用是活跃课堂气氛,当教学任务完成后或是教学受到阻碍和问题时,老师可以让孩子们通过即兴演奏的方式去轻松的对待、学习音乐,而不是按照既定的规则和模块演奏音乐。另一方面,老师还可以通过孩子即兴演奏的内容和音乐作品逐一了解每个学生学习的效果及艺术素质表现力,进而更有针对性地、有目的性地推行个性教育。奥尔夫曾说过:“原始的音乐是接近土壤的、自然的、机体的、能为每个人学习和体验的,适合儿童的。”因此,即兴演奏并不是为了音乐教学或是音乐学习而设立的,而是为了让孩子们更多、更好的了解音乐而开展的体验式活动,在这个活动中,孩子的思想是自由的、演奏行为是自由的、想法也是自由的。即兴演奏也不仅表现在演奏方面,也可体现在表演上,老师可以播放一段音乐,让学生跟着音乐舞动,并随机变换音乐,给学生以不同形式与内容的音乐刺激,以带给学生全新、不一样的音乐感受和想法。
结论
综上所述,引入奥尔夫音乐教学法进入到学前音乐课堂中是具有现实发展意义的,其不但能够丰富学前儿童对音乐艺术的见闻和思想,还能培养出学前儿童对音乐的爱好和乐趣。同时,透过奥尔夫音乐教学法教学体系也可发现,以儿童为主体、以儿童的学习和情感意愿为中心,才是儿童教育、教学追求的根本目标和愿望。
读解电影与电影音乐论文篇三
欧洲文化是以神权为基础的文化,其文化的发源地是古希腊,古希腊神话对整个欧洲的影响不言而喻。就音乐美学思想而言,古希腊文明中就有一定体现。欧洲音乐美学思想逐渐形成两大理论体系:情感论音乐美学思想与形式论音乐美学思想。二者不断完善与交织,对音乐的发展起着重要的影响。
一、神话中的音乐思想。
古希腊文明是整个西方文明的发源地,不但产生了许多人类思想、文化的闪光点,而且诞生了许多对后世有着深远影响的思想家、哲学家。“西方自希腊人走第一条路就有许多科学、哲学、美术、文艺发生出来,成就真是非常之大。接连着罗马顺此路向往下走……”。就音乐美学思想而言,要追溯到公元前6世纪的希腊神话中。
以众神之王“宙斯”为首的家族体系掌管着世界上的万事万物。诸神拥有各种事物的权利和地位,其中包括音乐在内的人类艺术活动由“缪斯”掌管。时至今日英语中“音乐”一词即来源于此。“缪斯”掌管下手持竖琴和拨子的忒耳普西科瑞女神就专司歌唱与舞蹈艺术;手持长笛的欧忒耳佩女神专司抒情诗艺术。
由此来看,在古希腊人的心目中,音乐、舞蹈以及抒情诗这三种艺术之间存在着某种特殊的内在联系。关于音乐的抒情性,古希腊半人半神的牧师潘与纯洁美丽的山林女神叙任克斯的故事,就更加说明了古希腊人的一种信念:抒情性是音乐的基本功能,当某种情感在现实中受到挫折或阻碍而不能得到满足和排遣的时候,音乐便可以充当一种精神上的替代物。
另外一个神话故事就更能说明音乐的抒情性了:奥菲欧是古希腊神话中的伟大诗人和歌手,其存在时代先于盲人诗人荷马。阿波罗赠给他竖琴,缪斯教他弹奏,其琴声能使草木点头、石头移动、猛兽驯服。他用音乐驯服了双头狗克耳柏罗斯、让复仇女神厄里尼厄流泪,使冥界女王佩尔塞福涅感动,最后救回被毒蛇咬死的妻子。
古希腊神话中反映出了最早的音乐审美意识,这些神话故事赋予音乐的神奇力量与今天西方音乐美学思想有着一定的共同性,即:用音乐触动人的心灵、打动人的情感、唤起情感上的共鸣;改变人的心理和生理状态;用音乐的力量战胜邪恶,挣脱厄运对人的束缚。音乐在听觉感知上具有的魅力存在,却是音乐审美意识的重要内容,因为在很多情况下,感人既是美的体现。
二、数与和谐(1)――毕达哥拉斯。
古希腊人对音乐的理解与他们的宇宙观和道德观是紧密结合在一起的,而在宇宙、音乐及人的灵魂这三者之间起着衔接作用的一个首要概念是“和谐”。这一概念首见于希腊毕达哥拉斯(约公元前580年―前500)学派的论述中,他们认为:世界是依照数的关系构成的,数的原则就是万物的原则。
不同的事物按照一定的数的比例关系联合为一体,即为和谐。他们相信,“和谐”是宇宙的基本属性,声称“整个天体就是一种和谐和一种数”。形成了希腊美学坚不可摧的理论基础:美在于和谐,而和谐则取决于数、尺度和比例,也是各个组成部分之间的数学关系。
而因为整个天体是一个和谐体,你们人体与天体一样遵循着和谐的原则,不管是身体的各部分之间的比例是对称的,而且灵魂也被这一种内在的和谐所统一。“人(小宇宙)的和谐与外部世界(大宇宙)的和谐之间有着‘同声相应’的契合关系,人一旦遇到和谐的外界事物(诸如:和谐的音响、比例均衡而有秩序的物体等等),便会与之产生感应。
因此外部的和谐对于人的内在和谐起着调节作用。”他们从数的和谐与感情的净化的角度,探讨了音乐的本质。形成后来情感论美学思想的理论基础。
从音(音程)构成,发现发音体数量上的差别(长短、轻重等)与音调高低之间的比例关系,从音乐审美听觉上的音乐和谐感与数量关系的研究中,提出该学派最为著名的.美学思想,即“音乐是对立因素的和谐的统一,把杂多导致统一,把不协调导致协调。”认为音乐美的产生取决于数学规律,取决于尺度和比例,如此就形成了影响后世的形式论音乐美学思想的雏形。
由此可见,这个看似略带神秘色彩的数的和谐论,实际上提出了音乐美学的两大论题:即音乐的情感和形式两大问题。尽管当时的毕达哥拉斯并没有意识到,这两大问题在日后的西方美学史上会产生如此大的影响和争论,甚至引发多种不同的音乐形态特征。在西方最早的音乐美学观念中,情感与形式并不是两个互不相容的对立范畴。在古希腊的思想中,美善是合为一体的。
古希腊时期并没有现代意义上的纯粹感性美,音乐的意义问题既包含了感性意义上的美,更体现了伦理意义上的至善。对于朴素的古希腊哲学来说,人的内心情感世界与外部现实世界具有相同的结构原则,音乐的和谐正是这种结构原则的体现,因此音乐充当着人与外部世界相互沟通的媒介。
通过音乐,“人所获得的是同整个世界心心相印的共鸣,在这种共鸣关系中,并没有一个绝对的认识者和被认识者,更没有主客体的区分。一切皆归于和谐之中,和谐的心灵、和谐的视界,都在音乐中融为一体。”这种主客合一、天人合一的思想,与我国古代的哲学思想有着一定的相似性。只是其内在本质有一定区别。
三、数与和谐。
继承与发展了毕达哥拉斯和谐理论的是当时的思想家赫拉克利特(约公元前540年――公元前480年),与毕达哥拉斯学派侧重音乐数的比率关系,以抽象的数字为基础来谈和谐、侧重平衡和静态的观念不同,他是在对音响运动的审美观照中认识有一些和本质特征。
他把矛盾和斗争的意义引进到了和谐的范畴之中,指出:“自然是由联合对立物造成最初的和谐,而不是联合同类的东西。艺术也是这样造成和谐的……音乐混合不同音调的高音和低音、长音和短音、从而造成一个和谐的曲调”“看不见的和谐比看得见的和谐更好”。所谓“看不见的和谐”就是指人类心灵的和谐。
表明人类当时除了注重人体美外,更注重人类内在精神的健全与完美。在这种思想理论下的哲学家还有德谟克利特(约公元前460年――前370年),他以灵魂上获得的快乐为“高尚的快乐”,突出强调和肯定了审美体验中精神上的愉悦之情,由此可以看出当时的哲学思想已经触及到审美认识和体验中理性与感性、美感与快感等问题。柏拉图(公元前427年――前347年),虽然柏拉图认为真正的美既不属于现实的物质世界也不属于人的精神世界,而是独立于这两者之外的“理式”世界。
古希腊文化对欧洲的文化的影响不言而喻,其逐渐形成的情感论音乐与形式论音乐美学思想,也就是后来18、19世纪流行的自律论与他律论音乐美学思想。二者如影随形般地交织发展,对欧洲音乐产生巨大影响。
读解电影与电影音乐论文篇四
音乐在诠释情感方面有着天然的优势,或舒缓或充满激情的音乐响起,总会让人产生情感的带入。电影音乐因其题材的特殊性,往往要与电影画面相结合,才能发挥其作用。只有在全片结束后,电影音乐才会作为一个独立的整体,在播放字幕的阶段以完整的形式呈现。因此,如何与画面相配合,就成了电影音乐工作者的重要课题。
大体上来说,音乐与画面的配合可分为两种方式,即:相辅相成和相反相成。首先,电影音乐常常与画面同步,构成两者天衣无缝的配合,从而使观众在试听上形成美的享受。
如影片《为奴十二年》中,黑人音乐作为黑人文化的重要组成部分,常常会出现在影片中。当埃德温艾普斯种植园中的老黑奴埃布拉姆在摘棉花时倒下后,所罗门和其他两个黑奴将老人家安葬。埃布拉姆是其他黑奴口中的叔叔,他非常照顾那些黑奴小孩儿,如今他们都已成年,成为种植园中的主力。此时画面变化为特写镜头,一个老年黑人妇女的硕大脸庞占据了几乎整个画面,在没有任何背景音乐的情况下,她开始了歌唱,而她歌唱的形式正是黑人的灵歌。她边唱边拍手打着节拍,当她唱到“roll,jordan,roll”时,其他黑人开始跟着合唱。围绕在老妇人周围的黑人,每个都在拍手,并且摇头晃脑地跟着唱,只有所罗门紧闭着嘴唇。画面中所罗门面容悲戚,但他还是没有开口,而背景中则是其他黑人的合唱。在这哀伤的氛围中,所罗门的情绪无处发泄,他终于跟唱了起来。起初他只是微微张开嘴唱,渐渐地,他高声合唱,而此时音乐中的男声部也加入了所罗门的音色。随着所罗门声音的渐强,他的头也开始随着节奏摆动起来,直至那歌声滑向遥远的天空。
此外,电影音乐还可以从反面对画面形成衬托,从而形成音画相反相成的配合方式。此种情况下,音乐所提供的情绪与画面刚好相反。在音乐画面的强烈反差下,观众体验到带有矛盾冲突的情绪氛围,从矛盾中对剧情的理解更加深入,如《辛德勒的名单》。
电影配乐带给观众的审美享受往往不是单一的和同一层面上的,而是立体的和丰富的。不但存在着视觉审美、情感抒发,以及精神体悟等多层次的体验,不同的配乐形式,也能够带给读者不同的审美感受。这些审美感受也并非单独产生作用的,而体现为一种综合的审美效应。
一方面,就主题音乐来说,它带给观众的审美体验是立体性的,是超越了“纯音乐”的审美体验的。如《加勒比海盗》中,汉斯季默的配乐给人留下了深刻的印象。尤其是影片的主题音乐,每次都在主角出场或是影片高潮到来时恰当地响起,有力地烘托了影片的氛围。纵观《加勒比海盗》系列影片,杰克船长无疑是其中铁打的主角,也是对观众产生深深吸引力的核心要素。因此,杰克的出场一定要辅以主题音乐,这样才有男一号的范儿。在《黑珍珠号的诅咒》中,杰克在桅杆上的第一次亮相,就伴随着主题音乐。只不过,这段音乐被精心地改编了,可以说是主题音乐的变奏版,其中加入了一些充满谐趣的滑音,并加入了码头上搬运工人的嘈杂声,以及绵羊的咩咩声,使杰克的出场音乐充满了欢乐。此后,凡是电影中出现浩大的场面,如壮观的海战等场景,主题音乐必定会适时响起。宏大的交响乐与壮观的场景搭配得天衣无缝,使观众沉浸在充满美感的视听享受中。
另一方面,除了主题音乐外,场景音乐也是电影音乐的重要组成部分。场景音乐的作用不仅能够提供叙事背景、烘托场景氛围,也对影片的主题具有揭示性作用。黑格尔在《美学》中曾反复强调“灵魂中一切深浅程度的欢乐、喜悦、谐趣、轻浮、任性和兴高采烈;一切深浅程度不同的焦躁、烦恼、忧愁、哀伤、痛苦和怅惘等,乃至敬畏、崇拜和爱之类情趣都属于音乐所表现的特殊领域”。
如《驯龙高手》中,场景音乐的表现就极其出色。不仅有力地烘托出场景氛围,也极大地调动了观众的审美激情。当希卡普用鳗鱼吓退能喷出毒雾的丑陋双头龙时,他的小把戏使所有小伙伴目瞪口呆。此时,希卡普潇洒地挥挥手,说自己还有事要做,就闪人了。在众人惊愕的目光中,背景中的鼓声响起。这激动人心的前奏,带给观众欢快的情感氛围。继而弦乐不断上升,使快乐的情绪进一步蔓延开来。希卡普带着他做好的鞍子追着夜煞,而夜煞则开玩笑似的在前边跑。终于将鞍子固定好后,希卡普驾驭者夜煞开始了飞翔。随着希卡普一次次的失败和一次次的尝试,音乐中充满了谐趣的调调。而希卡普也在此期间,发现了众多龙特有的弱点。他就利用这些弱点来对付训练场中的龙,弄得小伙伴都崇拜不已。当希卡普终于实验成功,他和夜煞一起翱翔天际,美妙的天际之境就在希卡普的身边。但夜煞冲得太高,导致希卡普从其背上松脱,好不容易希卡普重新回到了龙背,此时面对的是十分紧急的场面。嶙峋的怪石群峰突起,希卡普也丢掉了他的驾驭指南,凭借感觉来操控夜煞的尾部,不断躲过惊现的场景,人与龙在这一刻融为一体,交响乐在此处也达到了高潮。
三、结语。
综上所述,接受美学认为,观众是作品的积极解读者和审美再创造者。电影作为一种大众艺术形式,格外强调观众的接受美学。电影音乐能够丰富和拓展影片的审美空间。在电影配乐上,能够满足和超越观众审美期待,是提升一部影片审美价值的关键。
读解电影与电影音乐论文篇五
一、ftp对商业银行业务经营的促进作用。
(一)有利于商业银行提高利率风险管理水平。在传统的银行经营模式中,商业银行分行不仅需要承担信用风险,还需要承担利率风险。而在ftp管理模式下,总行通过ftp价格,锁定分行的每笔业务的利差,将分行业务的利率风险集中到总行统一管理,分行可以集中精力进行业务拓展。由于总行利率风险管理技术专业、手段丰富、从业人员素质高,可以有效提升全系统的利率风险管理水平。
(二)有利于商业银行提高产品定价水平。在未实施ftp管理前,商业银行由于各项产品没有统一的标准来确定其成本和收益,产品准确定价存在困难,在利率市场化的环境下,市场利率变化频繁,商业银行的产品定价问题更为突出。而在ftp管理模式下,ftp价格提供了资金的机会成本,其中包含了期限、利率等市场风险成本,所以只要在此基础上加上信用风险溢价、费用分摊和预期收益,就可以对产品进行合理定价。
(三)有利于商业银行建立科学的绩效考核体系。未实施ftp前,从账面上看,商业银行的负债业务只有利息支出,没有收益,资产业务只有利息收入,没有成本,不能准确衡量各项业务的实际盈利,难以建立科学公平的考核体系。ftp通过对所有业务赋予内部资金价格,可以很清晰地核算出每笔业务的收益,商业银行仅需按照不同维度进行分类,就能够实现对产品、条线、机构、个人等进行绩效考核。同时,根据ftp体系的统一规则,相同资金属性业务的ftp价格相同,可以做到所有的业务均在同一价格水平下衡量其ftp利差贡献大小,促进商业银行建立更为科学公平的绩效考核体系。
(四)有利于优化商业银行内部资源配置。在ftp管理模式下,ftp价格为商业银行内部资金流转提供了统一的价格标准,资金将遵循趋利原则,流向收益较高的业务板块,使得商业银行的资源得到有效配置,达到收益最大化的经营目的。同时,商业银行的资金中心可以通过调整内部资金价格的方式,体现银行管理层的政策导向和意图,引导各业务板块的经营管理和业务发展方向,实现全行整体的资产负债管理目标,保证商业银行战略发展规划能够顺利实现。
二、发挥ftp在经营管理中作用的建议。
对商业银行而言,ftp管理是一项全行性、系统性的工程,需要总行、分行之间相互联动,共同配合,持续推进,才能最大程度发挥其对业务经营的促进作用。
(一)对商业银行总行的建议。
商业银行总行在ftp管理中处于核心地位,承担ftp体系构建、价格制定、系统建设等职责,应着重做好以下工作。
一是构建科学的ftp体系,引导业务经营。ftp通过统一的'定价规则,按照业务的资金属性来确定其ftp价格,资金属性相同其ftp价格相同,全行所有业务均在同一ftp价格标准下衡量其利差贡献大小。因此,ftp价格标准的确定就显得尤为重要,商业银行总行必须要保证ftp价格的科学性和有效性,要根据全行经营战略,确定适合本行的ftp收益率曲线和定价方法,确保ftp价格合理、公允,并加强对市场价格走势研究,前瞻性地调整ftp价格,有效发挥ftp价格对全行业务经营的指导作用。
二是建设先进的运行系统,确保ftp准确计价。ftp是一个涉及商业银行所有资产负债业务的复杂体系,其核心优势基于对每笔业务的准确定价,需要处理非常庞大的数据量,这决定了商业银行实施ftp管理必须要有一个高效、完善的运行系统支撑。商业银行总行要充分发挥信息技术优势,对ftp运行系统不断加以优化、完善,并保障系统的高效运行,确保ftp计息结果准确无误。同时,根据业务经营需要,建设ftp相关分析系统,确保ftp机制能够提供更为准确、高效的决策支持。
三是加强业务培训,推动理念转变。实施ftp管理不仅带来内部资金管理模式和资金价格的改变,更重要的是银行经营管理平台的切换,银行经济调节手段的提升。ftp体系实施效果的好坏,直接取决于业务人员和管理人员对ftp基本原理、定价方法和运行机制的深入理解和运用,否则ftp体系的实施效果会大打折扣,而且还可能由于对ftp涵义的片面理解,造成经营决策方向上的偏差。因此,商业银行总行必须把ftp培训作为推行ftp体系的一项重要内容,通过多种形式和手段,针对不同对象,从多个层面对全行员工持续进行培训和指导,不断强化全行对ftp体系的认识和运用水平。四是加强市场化业务运作,有效对冲市场风险。ftp管理模式下,商业银行的利率风险和流动性风险等市场风险均由总行统一管理。商业银行总行要加强市场化业务的运作,通过同业存放、票据回购、债券回购等市场工具,一方面建立稳健的流动性管理体系,能够根据自身流动性状况,快速融入或融出资金;另一方面实现融出资金的收益增值,提升全行资金价值。
(二)对商业银行分行的建议。
商业银行分行在ftp管理中处于跟随地位,根据总行ftp价格指挥棒适时调整本行经营策略,不断优化资产负债结构,提升区域竞争能力,应着力做好以下工作。
一是坚持ftp价格导向,加快各项业务有效发展步伐。在ftp管理模式下,由于ftp为每笔业务提供了资金成本或资金收益,商业银行分行的盈利模式发生了较大变化,由传统的存贷利差转变为每笔业务内、外部价格形成的ftp利差。分行应密切关注总行ftp价格变化情况,进一步加大ftp利差信号机制的传导力度,增强与总行ftp价格导向主动对接的自觉性,切实按照总行战略导向并结合自身实际动态调整经营策略,既要因地制宜,突出重点,加快各项业务发展步伐,又要着力优化业务结构,提升利率定价能力,尽可能扩大ftp利差,实现业务发展速度、质量、结构和效益的有机统一,提高有效发展水平。
二是统筹兼顾,把握好业务发展的各种平衡关系。在坚持ftp价格导向,优先发展高利差业务、抑制低利差业务、避免负利差业务的基本原则下,也要客观地看到,不同区域资源禀赋存在差异,不同客户营销竞争强度高低有别,不同风险度的贷款资本占用也不一致。这些复杂的因素决定了分行经营策略的制定不能简单地按照ftp价格一个模式去套,避免由于单向思维而导致决策偏差。因此,在积极传导ftp价格导向的同时,商业银行分行要充分考虑各种因素影响,强化辩证思维,区分轻重缓急,注意扬长避短,正确处理和平衡摆布好总量与结构、客户风险度及贡献度与定价水平、ftp利差与经济增加值之间的关系,制定实施业务经营管理策略的最佳组合方案,确保行全行战略决策部署、整体业务发展和价值创造目标的实现。
三是精细管理,提升运营系统数据信息质量。在ftp价格体系中,各项产品适用的ftp价格主要由其资金属性决定,一旦业务系统中操作失误,出现数据异常,将导致产品在ftp计价系统中期限信息失真、ftp价格“错配”,直接影响ftp利息收支。商业银行分行应按照“精细化”管理的要求,加强对前台业务人员的培训,确保各项产品能够按照ftp管理的要求,将关键信息及时、完整、准确地录入业务系统,保证各项产品能够准确ftp定价,以实现内部资金往来收益的准确无误。
四是加强ftp在绩效考核中的应用,将ftp管理引向深入。绩效考核是对机构、员工的工作业绩进行考察与评估,科学合理的绩效考核机制具有较强的激励与约束作用,能够充分发挥和调动员工的积极性,体现了银行的经营管理水平。商业银行分行应积极探索ftp在内部绩效考核中的应用,按照“由易到难,循序渐进,逐步完善”的原则,加快制定具体考核办法,以发挥绩效考核杠杆作用,促进全行业务稳健高效发展。
读解电影与电影音乐论文篇六
影视作品中的音乐,通常简称为电影音乐,其概念顾名思义,广义的是指电影中所用的一切音乐和歌曲。但是我们在现实用法中,狭义指的是作曲家为电影专门创作的音乐和歌曲。影视作品中的音乐是影视作品不可或缺的重要的一部分。影视音乐在不断的发展运用中,逐渐形成了一种特有的音乐艺术,成为音乐艺术的一种新的体裁。影视作品中的音乐仍具有其本质构成要素,即旋律、和声、节奏和色彩,但是因为其置于电影的大背景中,其所表现出来的特质是音乐的听觉形象与语言、音响效果、视觉画面相结合起来。音乐元素受到电影情节的艺术构思、艺术结构的影响,受到画面视觉形象的制约。
电影音乐最突出的特点是其抒情性,但是因为其音乐本质决定了其叙事性较差,需要通过听觉来感受、需要通过一定的时间过渡、过程展现、通过演奏和演唱呈现等。
其特点主要有以下两个方面。
一是与电影题材、情节、风格的紧密相关性。音乐构思由电影的题材内容、风格样式、人物性格及导演的艺术总体构思来决定,音乐的听觉形象与最终与画面的视觉形象紧密融合。电影中的音乐,除神话、童话、科学幻想类影片等,一般都具有很强的现实性,很少有夸张和程式化的东西,这一点明显区别于音乐会乐曲和舞台歌剧音乐。
二是音乐常常与对话、自然音响效果相结合。当影视由无声电影进入到有声电影以后,音乐即与电影中的对话、音响效果、画面紧紧融合在一起。基于影视作品的美学功能和要求,影视作品中在表现抒情性、戏剧性气氛的时候恰当地、有效地使用音乐。
二、在学前教育音乐课中发挥影视音乐欣赏在素质培养中的作用
影视音乐的一些作品中流淌着不同的音乐情感。通过欣赏一些多媒体影视音乐,并结合教材讲解片中的剧情,可以让学生更加深刻地理解影视作品的主题和寓意。比如在欣赏了《祖国的花朵》、《妈妈再爱我一次》片中的主题歌曲时。让我们又想起和重温了童年时在影院里面的那份美好的时光和记忆。通过欣赏这类的影视歌曲,使学生切身地体会人们相互之间的亲情,教育他们珍惜来之不易的幸福,教会他们懂得如何珍惜,这样的教育方式和教学方法所达到的效果,是通过说教难以达到的。在进行人性教育方面,让学生欣赏一些动画片中的音乐,例如《小鲤鱼历险记》、《宝莲灯》等影视音乐,通过欣赏和讲解音乐的内容,教育他们应该保持并发扬敢与邪恶势力作斗争,不畏艰险、不怕辛苦;通过欣赏《泰坦尼克号》的主题歌曲《我心永恒》,更好地教育学生,爱情不只是甜蜜,不是大难临头各自飞,而是无私地付出、是双方心灵的交融。只有坚定世上存在纯洁的爱情,才能真正地体会到爱情的滋味与可贵。总之,通过把影视音乐进行分类以及一些片段式的欣赏,并结合一定的剧中内容进行讲解,会更有效地提高学生的人文情怀和人文精神,促进今后的幼教事业发展。
另外,可通过影视音乐欣赏课,让学生对影视艺术的了解、喜爱,来激发他们对影视音乐的热情和对音乐知识的渴望。在选修课中,我们不难发现,几乎每个学生都看过电影,有的同学还会根据自己的喜好,选择欣赏不同风格的电影作为自己的业余爱好。在这样一个个性充斥的课堂中,给予大家更加广阔的开放空间去探寻影视音乐的魅力是十分必要的。通过给学生们提出一些问题或者一些主题,让学生们到课堂外去找寻答案:或者通过学生站在讲台授课的方式,让他们亲自去体会把自己的所知与同学们分享的快乐。
三、在学前教育音乐课中发挥影视音乐对学生器乐演奏表演意识的提高
在器乐演奏中“演”的把握需要教师指导,帮助学生学会分析、理解、诠释不同历史时期、不同文化背景和不同地域风格的音乐作品的过程,是激发学生表演意识、表演欲望的过程。在此过程中需要教师针对学生的学习特点,通过灵活的教学方式,教给学生如何合理地表现音乐作品、表现其音乐内涵,使自己的演奏以情感人,感染所有的听众。将影视音乐融入到器乐演奏实践中去,是提升器乐教学效果的一种有效尝试,在教学实践中可以通过运用影视音乐来提升学生的表演意识。
首先,运用影视音乐的艺术性培养学生的想象力和创造力。影视音乐是听觉的艺术、时间的艺术,通过优美的旋律、跃动的节奏、悦耳的音响,结合跳动的画面,可以充分展开想象,去感受乐曲所描写的景象,看到五彩的画面,使影视音乐的艺术性得到充分的展示。器乐演奏中,部分学生虽然技术比较熟练,演奏时却木讷、刻板,没有生气,这是缺乏想象的表现,此时教师可以运用影视音乐不受时间、空间限制的特点,提示学生抓住音乐情绪抽象的关键,通过想象将音乐形象生活化、具象化。演奏作品时,以形象思维为主,想象看到的情节画面,或者联想影视作品画面,再现其中情节,把握角色所处的具体生活环境和时代背景,使演奏表现出较高的艺术性和强烈的时代感,促进了学生想象力和创造力的提升。
其次,运用影视音乐的文学性激发学生的情感。艺术教育的主要任务和目标之一就是陶冶人的情感,培养完美的人格。音乐教学大纲强调,“音乐教育应寓思想教育于音乐艺术之中”,要把美育渗透到音乐教育中去,这既是音乐教育的立足点,又是音乐教育的最终目的,所以说在器乐教学中,体现音乐作品的思想内涵、艺术性、时代感尤为重要。从音乐教育的功能看,音乐对于心灵的塑造、道德的教化具有独特的功能,音乐具有一种潜在的力量,在震撼人的心灵和感染人的情绪上有一种难以形容的穿透力,直撞心灵。利用影视音乐“以情感人”、“寓教于乐”,既使学生获得深刻的情感体验又完善其人格,因为影视音乐作品所表现主题思想是多方面的:有热爱党、热爱祖国的,有对革命先辈的缅怀,有对大自然、对生活的热爱,有对人生的思索与追求,有对未来的向往与憧憬的,有对人类社会美好情感和行为的赞颂与讴歌的等等,这些有利于学生体验作品的时代感,培养学生把握不同时代作品的能力,提高艺术审美能力,从而使学生有意识地表现音乐作品的情感情绪、艺术性与时代性。
四、结束语
在媒体高度发达的当今社会,影视音乐作为一种特殊的音乐形式得以广泛传播,它以独有的特性及魅力极大地影响着人们特别是年青一代的生活。针对学前教育专业学生,我们要多运用影视音乐所独有的的特点,有效提高音乐课程教学质量,提升学生整体素质。
读解电影与电影音乐论文篇七
二十世纪的西方文化经常被比喻为经历了一场“语言学的革命”。事实上,这是一次对人的观念的革命,传统的“人是理性的动物”的观念被“人是语言的动物”的观念取代了。从而,语言成为研究人的现象的门径。对人类的各种文化活动的研究,都得从语言这个中心辐射出去。既然人被看作是一个有待于读解的本文,那么,不管是人的日常经验也好,还是哲学经验、宗教经验、文学经验乃至科学经验,都必须从语言的角度来把握和分析。本世纪以来,西方对文学现象的研究,的确充分体现出了语言的绝对要求。
然而,接受美学却是在反纯本文主义和纯结构语言运动的精神指导下形成的。接受美学认为,文学作品并不是为了让语言学家去解析才创造出来的,文学作品必然诉诸于历史的理解。把符号系统封闭起来,进而把本文结构绝对化,必然会把人的历史经验排斥在外。这一指责显然是针对巴黎结构主义和太凯尔小组的。接受美学根据一种新的历史主义的要求,站出来与唯本文主义争辩。
这一要求是由联邦德国的文学史教授、文艺学专家赫伯特·耀斯于六十年代后期到孔斯坦泽大学任教授职时明确提出的。当时,他就语言学领域出现的危机表明了自己的态度。随后,他的《提出挑战的文学史》(一九六七)和他的同事沃尔夫冈·伊泽尔的《本文的召唤结构》(一九七0)出版,这被看作是接受美学进入角逐舞台的标志。
耀斯邀集了一批从事文学的语言学研究的专家到孔斯坦泽大学,组成了一个研究小组。通过这个小组的研究和出版物,他们完成了从文艺语言学向接受美学和效果美学的转向。从此,接受美学走出了孔斯坦泽的学园,走出了联邦德国,成为欧美文学研究和美学界的一个新的引人注目的研究方向。
这一新的研究方向就是从纯语言学的视野转向了历史的视野。但是,它并没有抛弃语言学的优良传统,相反,它倒是始终坚持本文结构的原则。接受美学所要引进的是历史的理解这一重要范式,并作为自己的研究基础。这场向接受美学的转向很类似于二十年代海德格尔在现象学中发起的转向,即不再把先验意识而是把历史的解释作为自己的新的基础,但现象学的本质直观方法海德格尔却并没有抛弃。看来,自从德国在十九世纪出现了一系列极为重视历史的大哲学家(黑格尔)、大经济社会学家(马克思)、大文化史家(布克哈特)和大历史学家(兰克)之后,历史意识已成为日尔曼学者的一个传统,他们再也不愿放弃历史的理解这一范式了。一个民族的文化传统毕竟是可以通过改塑来形成的,并非只是接受既成的模式,或只是修修补补。
接受美学转向历史的理解固然有社会思潮的原因,这就是六十年代后期出现的改革(大学机构的民主化、科学理论界的修正)浪潮,大学生对资产阶级的科学观念的反抗运动,和对语言学教育的因袭教规的普遍反感。但是,更主要的动力则是来自以海德格尔和伽达默尔为首的德国哲学解释学的历史理解概念。耀斯明确承认,加达默尔的解释学经验的理论,以及从效果史中去认识所有历史的理解这一原则,是他的方法上的前提。接受美学是在哲学解释学的理论土壤中生长起来的。所以,不少学者把接受美学作为哲学解释学的一个支派来看待,耀斯也经常把自己的学说称之为文学解释学。
接受美学关注的不是文学本文的结构,而是对文学本文的理解的历史性。在耀斯看来,这主要体现在两个方面,一是作品本文的效果和意义,取决于作品在当前历史中的读者的阅读经验中具体化的实际过程;再就是各个时代的读者接受和解释一部作品本文的历史过程。在这里,尽管始终不离开作品的语言意义场,重心却是在力图把握艺术理解的历史经验。
这里有一个相当值得注意的问题,就是接受美学继承并推广了胡塞尔现象学后期和整个哲学解释学所倡导的反主体主义的思想传统。人并不是世界的唯一主体,人的构成本文,也就是人的语言在历史中所形成的种种文化,也是主体。两者是一个互为主体的关系。它们相互解释,相互说明。正如狄尔泰所说,人是什么,只有人的历史才能回答。反之,历史是什么,也只有人才能回答。要研究作为主体的人,仅仅分析人的心理结构是不行的,必须从人的语言举及语言的诸构成物入手。离开了语言及其构成物,人什么也不是,主体主义的困境在于,只抓住主体的人一方,只注意主体的结构,则什么也看不见。人只有在镜子中才看得清自己,这个镜子就是人的语言及其构成活动。
反之亦然,只关注语言的本文结构,其意义仍然得不到明确说明。本文的意义只存在于解释它的人的理解意识之中,没有读者的艺术经验和理解意识,本文的意义结构始终是封闭的。作品的意义只存在于欣赏的理解和理解的欣赏之中。读者经验与本文结构互为主体,相互解释,它们依据的就是解释学的问与答的逻辑。接受美学的研究就是在这种问与答的逻辑中展开的。
正因为如此,接受美学针对巴黎符号学派把本文结构绝对化的做法,才把读者摆到了与之相对立的主体地位。
但是,重视读者在揭示作品的意义上的重大作用,又不是接受美学的全部意图甚至主要意图所在。要是接受美学的主要意图只是在于恢复读者的地位,那么,它就只是在复述前人而已。早在三、四十年代,布拉格语言学派的首领穆卡洛夫斯基和现象学美学的宗师茵加尔敦就分别提出了“空白”说和“不定点”说。认为作品中充满了空白和不确定性,需要读者去填充和确定,作品的意义才最终完成。事实上,早在五十年代,欧美的一些极为普通的文艺研究学者也懂得从作者、作品、读者的三位一体结构中去考察文艺作品。接受美学并非不知道穆卡洛夫斯基和茵加尔顿的研究成果,相反,它公开把他们看作是自己的研究的前提。望文生义地以为接受美学就只是重视读者,是一个严重的误解。
接受美学的主要意图是什么呢?接受美学所要突出的乃是以艺术经验为主的历史的审美经验,它是在读者的接受和解释活动中表达出来的。
原来,接受美学重视艺术经验的出发点与哲学解释学是不同的。它的出发点是马克思的交换理论和新马克思主义哲学家哈贝马斯的文往理论。耀斯强调,如果不把艺术经验的交往因素考虑在内,对艺术经验的考察就是不完整的。马克思在《政治经济学批判导言》中提出的分配与交换的循环模式对耀斯启发很大。哈贝马斯从认识论的意义上提出交往理论,以语言的交互作用的关系概念来更新马克思的政治经济学上的生产关系概念,意在于以历史意识的交往关系来说明人的经验。这就是他的历史的批判解释学。耀斯正是以此为根据,力图在一个文学的交往系统的环境中,去把握历史上的某种生活世界中的艺术经验。这是一种作者、作品、读者的动态过程的历史学,所谓效果史和接受史都具有社会历史意义上的规定性。文学的交往活动成为艺术作品的意义理解的前提条件。
接下来的问题是,接受美学从社会历史的交往活动关系中来突出艺术经验,其意义又何在呢?这恐怕是理解接受美学的最终理论意图的关键。
在接受美学看来,艺术经验使人摆脱了具有控制关系的历史,使人的行为具有价值的独立自主性。在每一时代,都有一些社会意识形态在压制人只的艺术经验,使艺术沦为统治者的奴役形式。古代的某些艺术禁令,现当代的各种宣传媒介,都在损害人的价值活动。但艺术经验总是一再反抗禁令,拒不解释教规,或者以发展种种新的艺术技巧和形式来否定意识形态的控制。艺术经验具有难以驯服、难以驾驭的性格。正是借助于艺术经验,人才得以拒绝意识形态对世界的解释,而坚持自己的解释。
同时,艺术经验也是人自身获得社会解放的条件。艺术的接受不是一种被动的消费,从本质上讲,它是一种赞同或拒绝的审美活动。所以,伊泽尔指出,阅读就意味着准备怀疑我们自己的信念,并允许它们受到批判。艺术经验不仅解放人的生活经验,使其摆脱意识形态的控制,而且解放人的内在经验和对世界的信念。
因此,耀斯把诗称为创造的活动,把审美称为接受的活动,把净化称为交往的活动,而净化的活动才是其真正的意义所在。艺术经验使人的日常经验发生质的变化,就是净化。耀斯十分注重分析艺术经验与生活世界中的其它感性经验以及宗教经验的区别,其意义也在于此。艺术经验是人的解放的车轮,在耀斯看来,它可以同哲学思辨竟争。
但是,又不能忘记,对交往关系中的艺术经验的分析始终没有离开语言场。任何经验离开了语言,都无从谈起。所有经验都是由语言形成和表达的,而语言恰恰是社会的交往关系的原始结构。对艺术经验的分析必然以艺术的语言为依据,这就又回到了艺术作品的本文及其接受理解上来了。
接受美学的研究与结构主义一样,经常也陷入一些烦琐的细碎的语言分析,我们不应被这些过于精细的工作所迷惑,而忘记了接受美学的终极意图。同时,我们也要懂得,要达到象接受美学提出的那种意图,又必须从对艺术经验的历史性理解的语言分析的细致工作入手。
不管接受美学理论不可避免地会有这样那样的不足,它起码提醒我们,对文学现象的研究始终不应忘了艺术的价值意义,即艺术的超越性功能。只有艺术才给世界带来审美的意义。事实上,如果一个世界丧失了审美的价值,这个世界是没有透明性可言的。我们不能因为文学研究曾长期受到“庸俗社会学”(其实根本够不上“社会学”一词,不过是意识形态决定论而已)的影响,就一概排斥文学的道德和社会意义,只作纯本文的分析研究。问题恐怕在于如何通过艺术经验去寻求和表达真实的道德和社会价值意义,否则,我们就还是窒息艺术经验为好,以免与意识形态同一化。在我看来,我们研究接受美学的意义正在于此。
读解电影与电影音乐论文篇八
摘要《绒花》是影片《小花》中的一首脍炙人口的电影插曲,它曾获得第三届电影百花奖最佳电影音乐奖、听众喜爱的广播优秀歌曲奖等。
关键词电影插曲《绒花》音乐要素情节发展
“世上有朵美丽的花,那是青春吐芳华,铮铮硬骨绽花开。沥沥鲜血染红它……”凯传词、王酩曲的电影插曲《绒花》创作于20世纪70年代末,它应电影《小花》的剧情发展需要而生。以新颖的视角、清新的音乐风格深入细致地刻画了女主角翠姑内心世界的情感美。歌曲旋律优美抒情,情深意笃。感人肺腑。
一、电影《小花》概述
改编于前涉小说《桐柏英雄》的电影《小花》,故事梗概为:1930年,桐柏山区的一户赵姓人家。将不满周岁的女儿小花卖给他人。当晚,伐木工人何向东将地下党员董向坤和周医生的女儿董红果寄养在赵家,因红果和小花同岁。就改名也叫小花。十七年后。赵小花(董红果)到部队中寻找投身革命的哥哥赵永生未果,却遇到周医生,母女相见不相识。赵永生的亲妹妹小花被卖后,被何向东赎出收养。改名何翠姑。已成长为游击队长的翠姑在一次战斗中“跪走风车矶”救了身负重伤的亲哥哥永生,但她自己却不知情。之后,小花与哥哥相逢,翠姑也得知了自己的身世。在一次战斗中翠姑为营救小花身负重伤,战斗结束小花与亲生父母相认。永生和小花一起去医院看望翠姑,翠姑在昏迷中,断断续续地呼唤哥哥,小花接过哥哥手中的枪,决心踏着烈士的血迹,去迎接新的胜利。
二、电影插曲《绒花》的音乐分析
《绒花》全曲为二段结构大调性色彩。第一段主题部分选用平实的叙述性音乐语言进入,为9+9的两个平行关系乐句构成。两乐句内部结构均为5+4的乐节。旋律进行以二度及进为主,内含小三度跳进。主题上句半终止于属功能,其和声走向为t-s-t-d,上句旋律在第四小节突出了下属功能组中的“4”音,第六、第八小节强调了导音“7”到主音“1”的小二度解决。既巩固了主和弦,又为属功能半终止进行了铺垫:主题下句完满终止于主功能,其和声走向为t-sii-tsvi-d-t,下句旋律在第十五、十六小节连续两次运用纯五度下行大跳。加重了歌曲情感的深度表达。值得一提的是,《绒花》的音乐主题在西洋大调的基础上,巧妙的融入了中国音乐所特有的“12356”五声音列元素,增强了作品的民族风韵。在节奏的`选择上,曲作者精心设计了以切分节奏为主的歌曲基本节奏,在听觉上形成一咏三叹的音乐效果。歌曲的第二部分为副歌的创作手法,呼唤性、山歌风味的旋律中,连续多个三连音的运用使全曲的音乐层次逐步增涨。这部分和声功能上突出了下属和弦色彩,使得调性暂时离调至下属关系的大调。形成全曲的高潮,直至歌曲结尾处回原调。歌词部分,朴实无华的歌词创作与质朴的音乐风格相统一,歌词中叠字、叠词的运用与旋律中叠音的运用遥相呼应,既增加了音节的美感,又加深了歌曲的情感表达。
三、《绒花》对影片情节发展所起到的作用
电影《小花》以“两朵小花”(赵小花、何翠姑)寻找哥哥的故事情节为主线,描写了战争年代人的生离死别,淋漓尽致地抒发了兄妹情、母女情,并在“翠姑跪走风车矶”的特定场景适时地推出《绒花》这首电影插曲,为影片高潮的出现进行了情绪上的铺垫,有效地渲染了影片气氛,升华了主题内涵,推动了剧情发展,给观众留下了深刻的印象。
影片中,《绒花》这首抒情的青春颂歌。以“反色调”的处理方法与“翠姑跪走风车矶”这个场面同时出现,它不是外在的一般性的称赞,而是通过委婉的叙说深沉地揭示了人物内心无比崇高的精神世界。银幕上,一方面是翠姑为救哥哥艰难地抬着担架爬越石梯:一方面起伏的山峦、挺拔的青松、美丽的光斑交替出现,汇集成一幅壮美的青春图画。这时,电影插曲《绒花》响起,音乐以影片主人公的视角。如说如唱,倾诉心声。首唱者李谷一老师收放自如的“气声唱法”的运用,使其旋律虚幻飘逸。优美中略带淡淡的哀愁。形成了典雅、细腻、含蓄的音乐美。达到了朴实自然、亲切生动的艺术效果。在这里,《绒花》不是对何翠姑艰苦攀登这一画面意义的简单重复。而是以优美的歌声赞颂她崇高的思想、美好的心灵。电影插曲成功地作为一个独立的因素与画面相对位而存在。抒情的音乐和艰苦攀登的画面。从不同的侧面同时揭示了人物的内心世界和外部动作的意义,使人物呈现出多侧面、立体感。电影插曲《绒花》的有效运用给观众带来视听合一的巨大震撼,为翠姑这一人物的塑造、为影片的成功起到了画龙点睛的作用。
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档
搜索文档
读解电影与电影音乐论文篇九
从电影的诞生到从无声电影到有声电影的变革,再从电子计算机的诞生,电子音乐技术的成熟,电影音乐也发生了巨大的变化。从简单的特殊音效到20世纪管弦音乐体系的建立。现如今电影已经融入了人们的生活中,但是,由于观众的文化背景不同所以人们对于电影音乐的选择也显得众口难调。所以不同地区的电影音乐也有着他们不同的音乐特点。正如同好莱坞的电影音乐不仅有电子音乐技术与管弦乐的令人震撼的完美的听觉效果,也同样运用了美国本土的爵士乐;而与好莱坞同样成功的印度“宝莱坞”同样运用了印度本土的歌舞音乐来丰富电影情节,宣传印度文化。这不禁使我们想到在中国的电影中我们应当用什么样的电影音乐来代表中国的特色,怎样在电影音乐运用中国元素是一个值得思考的问题。这也是中国的民族器乐进入电影领域的重要原因。
中国的`民族器乐沿袭了中华民族几千年的文化传统,可以说在文化发展相对多元化的今天,中国的民族器乐是一种保存和继承的较为完整的艺术形式,在中国的电影音乐中,民族器乐往往担任着重要的作用。民族器乐以其十分有特色的音色,在电影音乐中发挥了它不同寻常的表现力和渲染力。就二胡而言,与西洋乐中的弦乐器不同的是,取代了小提琴华丽的音色,二胡给人带来的印象是如泣如诉,更多的是温暖而古朴的音色中伴随着点点悲伤,正像是夏末秋初那一点点阳光,余温中透出点点寒意。这种柔美和哀婉对于表现女性的表现有着不可替代的作用。除了二胡之外,像琵琶、三弦等乐器都在特定的乐种中担任特定不可替代的角色。想苏州弹词中的琵琶、京韵大鼓中的三弦,都代表这一种指定的地域的地方特色。所以说中国的民族器乐在电影音乐中不仅仅是特殊的表现力和对于情节的推动作用,还是中国广袤的土地上发展起来的丰富多元的文化特色的体现。
民族器乐在电影音乐中的应用
我们的民族器乐以其迷人的音色打动了很多人,但因为文化或者条件的原因,在国际上的应用并不广泛。所以,我们想要民族器乐在电影音乐中更好的发展,我们可以考虑民族器乐与电子音乐的结合。在好莱坞电影中我们不难发现,越来越多的中国元素进入好莱坞的电影之中。例如,《花木兰》选取的是中国的传说故事,《功夫熊猫》中用了中国熊猫的形象和中国功夫等元素。《功夫熊猫》的电影音乐中更是成功地运用了民族器乐,将民族器乐中的竹笛、二胡等融入了好莱坞式大片的音乐制作中。这为民族器乐在电影音乐中的应用做出了成功的范例。在我们国内也有许多电影音乐运用了民族器乐,运用的最多的要数展现英雄形象的中国特色武侠片。像李安的《卧虎藏龙》、张艺谋的《英雄》、《满城尽带黄金甲》和我们所熟知的李连杰的成名作《少林寺》中都能发现,民族器乐可以说更充分和完美了诠释人物形象,推动情节发展。在张艺谋导演近期的《金陵十三钗》中琵琶不仅成为电影的背景音乐而且以一种视觉的形象出现在了观众的眼前。
民族器乐在电影音乐中应当如何发展
在电影的表现人物形象和奠定情感基调的民族器乐虽然有着很重要的作用。但是在更多的影视作品中,出于多种原因的考虑,我们不得不运用现如今发展起来的电子音乐技术来代替真人的演奏,我们在电影中听到的恢弘的交响乐队往往不是由真人录制的。我们可以想像一下,如果一个百人的交响乐队进入狭小录音棚,那是多么不方便的事情。有了电子音乐技术,我们可以只用一个制作人就能制作出一个百人乐队的音效并且可以做得非常真实,而且可以达到自然音色达不到的效果。这不仅为音乐制作提供了便利,还为电影制作节省了开支。这也是电子音乐在电影音乐中广泛应用的重要原因。所以说在电子音乐的发展成为一种大趋势的情况之下,可以使民族器乐与电子音乐的制作相结合,从而取得更好的发展。我们可以将更多出色民族器乐音色制作成为软音源,将民族器乐作为电子音乐制作中的一种特殊音色来运用,这不失为一个推广中国文化和民族器乐世界化发展的好方法。作为一个民族器乐的学习者和电影的爱好者,笔者希望民族器乐能够在电影音乐中得到更好地应用和发展。
读解电影与电影音乐论文篇十
《春晓》一诗共四句,“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少?”,孟浩然的这首《春晓》是他隐居鹿门山时的时候写的,意境非常优美。诗人没有采用一般手法直接叙述眼前春天景色的手法,而是通过春天早晨将要起床和起床后的感受,以及所见引起的回想来描绘体现春天的气息,有过这种经历和感受的中国人自然能体会到诗人那刻的这种感觉。
“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”这两句诗写出了诗人在气温适宜的春天里睡觉是多么的沉眠,以至于没有发觉早晨拂晓天亮,到处都是鸟儿鸣叫声,才吵醒了睡梦中的人儿。“处处闻啼鸟”就这么五个字,所用笔墨虽少,却充分展现了春天充满生机和活力的早晨。鸟鸣欢叫唤醒了夜晚春困沉睡的诗人,推开窗打开门春晨拂晓的光亮照进屋来。春天给人们夜晚一个美好的睡眠,早晨起来自然神清气爽,活力四射,听到鸟儿欢快的鸣叫就知道有多美好,向读者生动地展现了春晨鸟鸣的场景,体现了诗人对春晨的喜爱和怜惜。诗人就差直接感叹“春天多么没好”了。中国诗词的美妙之处正在于没有明说,却是无尽的赞美。这么美好的春天拂晓差点就淡忘了昨夜的风和雨,看看地上那么多落下的花瓣,方能肯定昨晚确实刮了风下了雨。昨夜沉眠的睡梦中似乎听到了风声和雨声,看看外面那么多落下的花儿又有多少是风吹下雨打下的呢?这多少让人有些伤感和失落,没有昨夜的微风和细雨,枝头依然挂满鲜花,在阳光的照射下那又会是怎样一种春日早晨的景象呢?应该会更美吧!虽然昨夜的微风细雨凋零了一些春光,但微风细雨也纯净了春日早晨的空气,柔和了清晨的阳光。音韵的和谐让人们读来朗朗上口,自然传唱千古,而且接地气贴近生活,自然为大众所接受,更重要的是景情交融引发人们无限遐想的空间。
德国一个大学教授提出来的“接受美学”强调文学作品应该从欣赏者的角度来考虑。一部好的作品,一篇好的诗词,作者写出来或者翻译者翻译出来只完成了一半,另一半需要欣赏者读者来填补其中留有的无限遐想空间中的内容。
接受理论意在强调,每一首诗词的文字只是每一个作品的一个简单构成部分,诗词的符号和文字构成相当于一个作品组成部分中的载体。在没有读者阅读它之前,它仅仅只是文字和符号而已。然而经过读者的阅读,结合阅读者自己的情感经历再进行赏析想象,丰富了文字和符号的内涵,才成为了作品。作者和翻译者的作用在于提供了指引读者思考的文字和符号。好的作品在于为阅读者指引的这条道路仅仅只是相对固定,有比较大的自由度,需要融入读者的思想情感和经历体验。诗词的文字和符号可以离开接受读者的审美经验和感知而保持其结构形态永远存在不变。诗词作品却需要读者接受并主动融入自己的审美体验和生活感受。读者生活经历的不同,思想感情的变化都会影响作品的呈现。诗词作品是阅读者升华的之后的文字和符号。
好的翻译文字和符号会引导读者在阅读过程创造性地去使文字符号变成详细具体的形象和感受。中国的诗词作品总是含有许多隐含而未透漏的东西,读者阅读之后这些不确定的东西就能呈现出来,所以诗词文字符号的人物和场景等就含有了读者所赋予的一些美的内容了。不同的阅读者对相同的诗词文字符号,在理解方面会有细微的差别,只要总的感情基调没变,都是可以的,这正体现了潜在审美价值在不同阅读者身上的表现。翻译诗词作品时所用的文字符号应该考虑阅读群体普遍的生活经历和情感体验,这样才能到达原作者所作诗词的境界。诗人写出文字符号时赋予了文字符号生活经历和情感体验,使其得以流通并被众多阅读者阅读接受。阅读者接受诗词文字符号时,用自己的生活经历和审美体验丰富了诗词文字符号的内涵而使其成为了作品。诗词的文字符号永久不变,但他们处于不同时代或者换了存在的社会环境就会成为不一样的作品,这就是我们为什么理解诗词时要交待作者是在什么样的背景之下写出来这篇诗词。诗人写作诗词的文字符号给阅读者理解诗词划定了一个范围,阅读者自己的生活经历和情感体验也给自己理解诗词划定了一个范围,因此就会有不同阅读者对相同诗词在感受方面会有细微的差别,就像诗词赏析时各考生不会有完全相同文字符号的答案一样。
诗人写出那些文字符号时,他就希望阅读者从这些文字问号中读出他所期待阅读者读出来的东西,读者依据自己的生活经验和感情经历与诗人产生交集。这种诗人与读者联系的`交集,一方面决定于诗词的文字符号,另一方面决定于阅读者所读类似作品而积累的经验。翻译者所要做的就是翻译出好的作品让读者能读出原作诗词的内涵。诗词作品存在一些不确定性,诗人恰恰期待读者用个人体验去发现这种不确定性。从接受美学的角度来说,给人启发越多的作品越好,阅读者的主动参与思考,使得诗词作品的内涵和意义不会一成不变。诗词文字符号需要阅读者自己润色补充内涵增添情感。诗词的文字符号只是作品里一串拨通联系读者的电话号码,读者接听了,接受并有自己的理解,与诗人产生共鸣才算达成了诗词作品的目的。
翻译者在翻译《春晓》的时候,应该考虑阅读者的生活经历、情感经历以及阅读经历等,更多地从读者接受角度来翻译。有了阅读者的参与,翻译出来的诗词在语言和风格方面都会更加贴近原作,因此接受美学在《春晓》诗词作品翻译过程中所起的作用不可小觑。
传统翻译诗词的方式主要是从原作者诗词文字符号着手,而按照接受美学理论进行的诗词翻译更加注重读者阅读接受并调动自己思维积极参与的过程。按照接受美学理论翻译出来的诗词作品像原作一样含有一些空白和想象空间,必须读者根据联想来填补这些空白,让他们具体化。读者依据自己的阅读经验、生活经历以及情感体验会期待翻译诗词呈现某种画面,这必然和翻译者的翻译工作有关。《春晓》诗词作品翻译也一样必须考虑所翻译作品的大部分阅读群体的接受度。
将接受美学融入《春晓》诗词翻译,前者对后者有良好的适应性,从一些优秀的作品中,我们可以感受到运用了这一理论,诗词的翻译将会有更美的效果,翻译作品也就从文本正真的走向文学。
译文一:
这首翻译作品出自bynner,他是一位对中国古诗词翻译很有见地的外国翻译家,他的翻译作品,评论家意见虽有出入,但是褒多贬少,在诗词翻译方面能够达到令多数人肯定的状态,已属不易,在对《春晓》这篇译文进行赏析之时,我们可以领略到大师的风采。外国翻译者相较中国的翻译者而言,优势在于对于外语的熟练掌握和运用,以及对于外国受众内心的熟悉了解,这两点是中国的翻译者所无法企及的,而他们翻译的弱势在于对中国文化的了解以及对诗词意境的真正领悟,如果能将这二者结合,外国的翻译者能够翻译出很美很受大众喜爱的翻译作品。
首先,分析翻译者外语翻译技巧的采用,词语“light-hearted”和“singingofbirds”应用的十分贴合场景,让读者读起来有身临其境之感,刚刚从睡意朦胧中,被鸟儿的轻盈的歌唱声敲打着蒙睡的心,初醒。读来喜爱春天的感觉慢慢升温。接下来译者用到了连接词语,来将诗歌中看不到逻辑思路用介词连接的方式表达出来,作者在描述一个春天的早晨时,不经意的就回忆起了夜晚似有听到楼外风雨和花瓣飘落的轻声。翻译成外语之时,作者选择了用连接词来表达这种逻辑,也不失为一种方法,同时,也和外国受众的逻辑思维方式相切合,我们注重感性的感受,重感性,少重逻辑,而西方受众的思维方式则是有这严密的理性思维,如此翻译,更加的贴合他们的审美。
其次,《春晓》这首诗,情感的表达方式,作者选取的是形象的描绘方式,并无虚无缥缈的词,多是精准的选用了和诗词内容意义对应的英译词,描绘出来的场景也和原诗词并无出入,从晨起蒙蒙睡意,处处可听见鸟儿的啼叫,敲打着刚苏醒的心灵,忽忆起昨夜,有风雨穿林打叶,不小心打落一地花瓣。西方受众读到翻译者对意境描写的诗歌,可以很直观的想象到这样的美好的场景,能很快的吸收并感受到作品的美,似乎可以与作者一同去欣赏这春的美景。从情感表达方式的选取上,译者充分的结合了接受美学,并使作品产生了好的接受效果。最后用“broken”来形容落花,花落到泥土里的状态,也将也来风雨打叶的感觉描绘得非常直观形象,贴合作品原有的语义和境界。
译文二:
onemorninginspring/late!thisspringmorningasiawakeiknow/allaroundmethebirdsarecrying,crying/thestormlastnight,isenseditsfury/howmany,iwonder,arefallen,poordearflowers!
这是诗词翻译家翁显良先生作品,他的主张是自由译,对格律与散体实现完美转换。这一篇译文,将他的理论观点很好的表达,在这首诗歌的翻译当中,译者并没有逐词逐句的进行对译,而是换了一些词语的说法。中国诗人英译的优势是读得懂中国诗人词人,能够将传统文化很好的理解领悟和表达出来,而较外国翻译者的劣势在于,如果不是很好的掌握外语翻译技巧及西方文化特色,对西方受的喜好和审美并无所知,则会产生翻译时表达不够贴合西方读者的口味,而最终没有使文本变为优秀的作品。译者的此篇译文,没有看到直译诗词的身影,是以一种意译的说故事的形式表达,而在表达的过程中,着重将原作者的感觉和心情描绘出来,使受众通过心境去了解情景。此词描绘的心境与第一首译文比,则略显悲凉凄婉,第一首叹春,这一首是有悲春色彩,与中国古代的词人喜欢借景抒发悲意是一致的,至于受众是否理解,取决于受众对中国文化了解的程度。
读解电影与电影音乐论文篇十一
摘要:我国民族声乐艺术历史悠久,其文化内涵和底蕴极为厚重。
传播民族声乐艺术,不单单是延续声乐艺术,更是发扬光大中国优秀的文化传统。
伴随着日益深化的改革开放,人们也开始拥有了时尚化和快餐化的审美取向。
尽管在传播过程中,我国民族声乐艺术取得了一定的进步,但也同样面临着诸多困境,亟待我们去突围,以促进多元化时代民族声乐艺术的健康发展。
关键词:民族声乐艺术;传播;困境;突围
当今时代,大众文化开始趋向于消费式和快餐式的发展模式。
作为高雅艺术的民族声乐,由于群众基础的严重匮乏,特别是因为对年轻一代失去吸引力而被束之高阁。
目前,我国传统民族声乐艺术在传播过程中,存在种种的困境。
而作为我国文化艺术宝库的瑰宝,传播民族声乐艺术,是每一个中华儿女的光荣使命。
本文通过研究民族声乐艺术传播的相关问题,旨在为突破民族声乐发展的瓶颈献计献策,使民族声乐艺术能重新回到人们的视野,以大众所喜闻乐见的形式,而重获人们的喜爱和欢迎。
一、中华民族声乐艺术传播困境
我国民族声乐艺术在多元化背景下,已经取得了长足的发展。
随着丰富多样的传播渠道和传播媒介,民族声乐艺术的传播态势极其良好。
但因为受到民族声乐自身的特点以及传播效果、受众和传播内容的影响,民族声乐在传播过程中,还存在着诸多的困境。
1.娱乐性与审美性的失衡。
现代社会处处充满着竞争,而日益加快的生活节奏,使人们更趋向于一种娱乐式和快餐式的艺术形态,对于民族声乐艺术,已经很少有人能静静的欣赏了。
由于严重缺失受众群体,民族声乐试图探索一条有效的发展和传播途径,而探索的路程并非一帆风顺。
由于目前开始逐渐向娱乐性的方向倾斜,以迎合受众的心理,使民族声乐艺术的传承出现了审美性和娱乐性的失衡。
民族声乐艺术实现自身价值的关键所在,就是观众的喜爱和欢迎。
所以,为了与群众的审美趋向相适应,民族声乐艺术不仅要更好的彰显自身的个性,同时还应在教育、表演方式和创作方面及时的更新、与时俱进,赶上时代发展的主流,这样民族声乐艺术才能更好的与时代精神相符合。
2.民族性与教育性的失衡。
中西方音乐艺术的沟通和交流的历史极其漫长,是在曲折中不断发展的。
由于国家政策的导向和支持,在20世纪80年代以来,开始兴起了多种唱法,在这一时期,提出了“三种唱法”。
通过对比,西洋唱法越来越突出,并取得了更大的进步。
在国际大型的赛事中,我国一些年青的美声学子频频展露头角。
基于这样的背景,西洋唱法开始备受追捧和重视,导致我国民族声乐艺术中民族性与教育性的失衡,出现了日益减弱和淡化民族观念的现象。
很多人迎合潮流,认为美声唱法是最好的,最时尚的,将我们的民族性逐渐丢失。
在民族声乐教育中,为了解决声音基本训练的问题,而单纯的分割各种唱法,或者是只用科学的唱法训练,而没有将民族的特殊和个性彰显出来。
3.专业性与大众性的失衡。
目前,在音乐领域内,具有名目繁多的电视选秀节目,并且有越来越多的地方卫视热衷于这类节目。
而流行音乐在形式各异的音乐选秀节目中,占据着重要的地位。
和流行音乐相比,民族音乐的却备受忽视,甚至很难找到立足之地。
一方面,是因为确实存在着社会化的影响因素,人们的思维方式开始不断的更新换代,同时随着日益兴盛的大众传媒,快餐式的文化普遍被人们所接受,在这种形势下,流行音乐更容易受到欢迎。
由于流行音乐成为人们的焦点,使民族声乐艺术遭受冷遇,在传播的过程中,也自然受到阻碍;另一方面,和流行音乐相比,民族声乐的专业性更强,如果大众的知识水平达不到一定的层次,就不能对民族声乐艺术很好的欣赏。
同时,由于一些年青的观众将民族声乐艺术视为是“麻烦的高雅艺术”,使民族声乐被束之高阁。
民族声乐艺术在传播的过程中,正是受以上两个因素的影响,而出现了专业性与大众性的失衡。
二、中华民族声乐艺术传播的策略
1.对现代化媒体充分利用,更好的传播民族声乐文化。
目前,在人们群众生活的方方面面,已经被新媒体所充斥,现代化大众传媒是人们参与社会经济和获取各种信息的重要途径。
中华民族声乐艺术利用大众传媒的传播,能更好的走进人们的生活,赢得广泛的群众基础,被人们所认可和接受。
现代大众传媒涵盖了报纸、广播等各种形式,每一种传播媒介的特点都是非常的独特。
在对中华民族声乐艺术传播的过程中,需要对每一种传播媒介自身的优越性充分的挖掘,将广大人民群众的热情最大限度的激发出来,以实现最佳的传播效果,赢得广大人民群众的欢迎和喜爱。
虽然,大众传媒已经成为传播民族声乐艺术的重要渠道,但在传播的过程中,我们不能为了博人眼球,而一味迎合商业化的需要,强制向公众传播。
而是应该通过有效的引导,使大众传媒的社会责任感增强,将其先进的正能量的作用充分发挥出来,不仅向广大群众广泛传播,同时还要将正能量的民族声乐文化推向全世界。
2.对大众健康的审美取向正确引导。
虽然民族声乐类电视选秀节目已经呈现上升趋势,但是和流行音乐类电视选秀节目相比,其上升的数量还相对较少。
目前,流行音乐类电视选秀节目正在如火如荼的进行。
各大卫视为了获得更高的收视率,吸引更多的注意,对各类选秀形式,往往在挖空心思的更换。
如2012年浙江卫视的《好声音》,凭借其专业的导师带队和新颖的形式,而赢得了较高的收视率和良好的口碑,将流行音乐类选秀节目推向新的高潮。
而随着蓬勃发展的音乐类电视选秀节目,巨大的冲击着我国民族声乐类电视选秀节目,甚至影响到中央电视台权威的青年歌手大奖赛的发展。
尽管从收视率来看,江西卫视《中国红歌会》还比较平稳,但还是竞争不过流行音乐类节目的收视率。
所以,必须从整体上规范电视歌唱选秀节目,才能促进电视歌唱选秀节目的健康发展。
希望通过规范,促进流行音乐类和民族声乐类电视节目的均衡发展。
保留那些有积极影响的、制作精良的流行音乐类电视节目,取缔那些重复的质量差的节目。
同时,要将现有的民族声乐类电视选秀节目的质量提升,鼓励推陈出新,制作更多精良的作品。
让更多优秀的民族声乐艺术走进观众的视野,以更好的传播民族声乐艺术文化。
3.树立正确的民族声乐传播意识。
首先,我们应该对在民族声乐艺术中蕴含的价值正确认识,将传播民族声乐艺术作为我们每一个人的神圣使命和光荣职责,对民族声乐艺术进行积极的传播;其次,从更深层次意识到,民族声乐是中华民族的独特标识,彰显了民族特色。
民族声乐艺术之所以能够立足于世界音乐艺术舞台的根本,就是其独具特色的民族性。
而一旦这种民族性丧失,中华民族音乐也就失去了生命和活力。
因此,在对中华民族声乐艺术传播的过程中,我们应始终坚持民族声乐艺术的民族性,保持民族声乐艺术的民族魅力,通过融合流行因素,加以创新,以大众所喜闻乐见的、新颖的形式呈现出来。
同时,还应对全世界各个民族的声乐艺术精髓积极主动地吸收,将借鉴其他民族声乐艺术和继承本民族声乐艺术的关系处理好,推动民族声乐艺术的进一步发展,走国际化的道路,与全球化的趋势相适应,使中华民族声乐艺术能走向更高的舞台。
我国民族声乐艺术在传播的过程中,出现了一些问题,面临着诸多挑战。
为了走出民族声乐艺术传播中的困境,我们应对现代化的传播媒介充分利用,以更好的促进民族声乐艺术的传播。
我国民族声乐艺术是我们民族所特有的,蕴含着厚重的文化内涵,唱出了我们心上的歌。
在当今社会趋向多元化发展的背景下,我们应对民族声乐不断创新,使其彰显时代精神和民族特色。
同时,还要营造良好的环境,以更好的发展民族声乐艺术。
我们每一个人,都应树立正确的民族声乐传播意识,使民族声乐艺术得到更好的传承,能受到全世界的瞩目。
参考文献:
〔1〕张晓农.声乐艺术之多元文化符号解析[j].宝鸡文理学院学报(社会科学版),2004,(02).
〔2〕张冠宇.浅谈声乐艺术指导教师应具备的基本素质[j].黑龙江教育(综合版),2004,(z4).
〔3〕王德芳.刍议声乐艺术与歌唱艺术的异同[j].西华大学学报(哲学社会科学版),2005,(02).
〔4〕高勤学.谈声乐艺术中的声与情[j].职业技术,2006,(18).
〔5〕李英.浅论现代科技之于声乐艺术的二元性[j].新疆教育学院学报,2007,(04).
〔6〕刘娜.论声乐艺术教育发展的三个着力点[j].河南教育(高校版),2008,(08).
〔7〕韦家燕.关于声乐艺术中“声”与“情”关系的哲学思考[j].黔西南民族师范高等专科学校学报,2008,(03).
〔8〕赵玲.论声乐艺术中声、情、意的结合[j].社科纵横,2009,(06).
读解电影与电影音乐论文篇十二
艺术培训这一教育,其主要是通过授课、讲座、大众传播媒体等方式或手段来进行生产或发展。随着经济的不断发展及提升,百姓的物质生活发生了极大的改变,其对自身素质的要求也日益增强,高雅一族的艺术也日益走进普通百姓的生活,这一客观环境的出现,也就使得很多家庭期望孩子通过艺术培训使其自身得到良好的发展以适应社会的步伐,在学员家庭中,参加艺术培训已是其生活的重要组成部分。此外,在我国目前的艺术市场中存在着消费群体及市场潜力较大、经济收入也较为可观的特点,而音乐也要在美学角度下尽可能地发挥艺术形式的创新和美,这样才能让音乐的发展表现出勃勃生机。
音乐形式美的基本要素。
音色、音准、速度、力度以及节奏等是音乐艺术形式美的基本构成要素。首先,音色。在音乐形式美中,音色是最显著的要素。音色通过音质、工艺、情调三种途径表现出来。音质色彩主要表现在歌者和音乐材料两个方面。音质的水平既和乐器的制作工艺有关,又和演奏者有关。工艺色彩依赖于演奏者的技术控制能力和理解水平。情调色彩通过演奏者的控制能力和艺术想象力表现出来,赋予作品情绪变化。以音色为中心,产生或消失“完形压强”,从而获得音乐形式美。其次,音准。音准是相对的,在音乐艺术创作中,音准从陋境发展到稳境,再上升到活境。演奏者可以根据音乐情势要求恰当地运用音律、音高。第三,速度。音乐形式美的宏观表现依赖于对速度的掌控。音乐作品具体量化了音乐的速度,不过在实际演奏中由于不同的演奏者有着不同的艺术经验,对同一个音乐作品会有着相对不同的量化处理。第四,力度。音乐表演应当富有起伏变化,并且演奏者能够控制得当,赋予音响立体感与层次感。人们在力度训练上常常将“力度域”分成不同的等级。高水平的演奏者能够非常细致地把握力度等级,表现出很强的音乐力度控制技术。第五,节奏。与周而复始简单运动的节拍不同,节奏随着音乐情绪、音乐形态等因素的变化而变化。节奏涉及音乐内容、音乐风格等较为复杂的语义学表现。以上这些音乐形式美的基本感性材料,是实现音乐艺术形式美的必备条件。为了充分体现音乐艺术形式美,在此基础上还必须合理组织、加强结构美的构建,而在这些基本元素中,对于音乐美与力的把握和平衡非常关键。
音乐形式的结构美。
音乐艺术形式不仅需要处理好基本要素等细节内容,还必须处理好乐曲全局与块状性质的布局,构成富有整体性的音乐律动,产生富有一定层次的音响效果,实现音乐结构的艺术形式美。就音乐结构形式美的规律而言,国内外美学家有着不同的理论解释。托马斯阿奎那曾经指出三条规律:鲜明、和谐或适当的比例、完美或完整;荷加斯曾经指出六条形式美的规律:量、错杂、单纯、一致、变化与适宜。音乐形式的结构美可以从两个方面进行分析:总体组合规律和部分组合的关系。适用于前者的规律有适宜、和谐、统一等,适用于后者的规律有整齐、对比、均衡、节奏、对称、比例等。音乐艺术形式表现、处理、把握结构美,就应当遵循以下规律。首先,和谐。音乐形式的各个基本要素需要协调一致。音色、音准、速度、力度以及节奏等要素虽然有着质的差别,但是在一个音乐作品构架内需要相互融合,促进整体的协调性。音乐艺术形式的和谐包括三个层次:作品整体形式的协调一致、创作主体和听众的和谐、主体和对象的协调一致。其次,平衡对称。音乐艺术形式中的平衡对称主要反映为对立面的交替。每个单位元素均可以通过对立面进行反衬,以烘托自身的特征。各个单位在相互映衬时,保持平衡对称,将多样性统一到音乐整体当中。第三,整齐一律。整齐一律是音乐艺术形式美的基本要求。在音乐艺术中,将不一致的元素融入到整体当中,化为整齐一律的元素。在具体的音乐艺术表现中,速度、节拍等元素中相当范围内保持整齐一律,在整体中整合多样化的`音高、时值等因素,将各个有机组成部分统一成整体。演奏者需要将“杂多”的元素,在整齐一律的速度和节拍中有组织地展现出来,以形成音乐艺术结构美。
音乐形式结构组合。
在实际的音乐表演中,乐部、乐段、乐句、乐节和乐汇等各形式结构之间存在着契合与衔接的问题,即“间歇”,也被称之为结构间的转换。从心理分析来看,情绪唤醒水平有着一定的阈值,激发情绪需要一定的时间,平复情绪也需要一定的时间。当人们沉浸在音乐演奏中的某个情景中时,忽然情景发生了转化,新的场景突然出现会导致人们产生心理抗拒,并体验到不和谐感。因此,在组织音乐结构时,必须认真分析作品,领会作品,感受作品的灵魂,遵循音乐形式结构美的规律,把握转换分寸,才能进行生动传神的演出。要实现音乐艺术形式美,就应当适应精神需要,富有音乐形式审美价值。在注重音乐形式的基本感性材料的同时,还必须遵循音乐形式组合规律,注意音乐表演的适宜性。“适度感”是音乐形式美组合的总原则,其主要包括音乐形式对音乐形式的适应、音乐形式对人们的审美需求的适应及音乐形式对客观对象的适应三个部分。在音乐二度创作时,还需要考虑音色和音色的适应,力度层次处理恰当与否,速度变化合不合理等。由此可见,音乐艺术形式美存在于人们的审美中,其形式美的独立性是相对的。
结语。
音乐是一种时间艺术,音乐形式的各种要素均需要在时间的过程中体现出来。人们在某一段时间内感受到按照一定顺序展开的音响刺激,从而领略到音乐的美。音乐艺术形式存在于音响当中,音乐艺术形式美建立在感性材料和结构组合的基础上。音乐艺术形式美的基本构成要素包括音色、音准、速度、力度以及节奏等,这些基本感性材料是实现音乐艺术形式美的基础。为了实现音乐结构的艺术形式美,还必须遵循一定的组合规律,将各个有机组成部分统一成整体,赋予音乐作品审美价值。
读解电影与电影音乐论文篇十三
自《卧虎藏龙》上映以来,片中优美的音乐得到众口一词的好评,作曲家谭盾再次为世界所瞩目。在音乐中,他加入了许多中国传统元素中的戏曲元素,《月亮爱人》《永恒的誓言》等都是《卧虎藏龙》中的优秀作品。其中,《月亮爱人》是电影的原创歌曲,《永恒的誓言》是流行音乐和古典音乐相结合的作品。他用中国传统的音乐表达形式和西方的音乐相结合,并结合得恰到好处,音乐所散发出的古典美、现代美带到影片中,烘托影片剧情,使影片散发出一种独特魅力,效果极好。这部影片音乐的创作独树一帜,同时也获得了奥斯卡电影节最佳原创音乐奖。影片是以含有悲伤情绪的大提琴为主旋律,这样的声音不禁让人联想到中国古典的乐器―――二胡,二胡演奏的忧伤情绪最能感染人,然而,谭盾不走寻常路,他用大提琴代替二胡,所奏出的声音依然让人折服。在音乐中,他也把东方古典乐器的演奏和西方乐器的演奏结合得很好,在音乐中得到充分的体现。古琴和大提琴的配合奏出了浓厚的戏曲味道。在“南行”一章中,他运用了笛子,婉转悠扬的声音把江南秀丽的美景表现得淋漓尽致;在“交锋”中,又运用了琵琶,让人感到胆战心惊;在“穿越竹林”中,他运用了萧,使整个情节都充满强烈的江湖杀气;在“思慕青冥剑”中,又巧妙地运用了二胡,给人一种空灵的惬意;还有维吾尔族乐器和葫芦丝的运用,都表现出了一种神秘的音乐文化气息。
《卧虎藏龙》让谭盾被更多的人所熟知,他为东西方音乐的结合作出了巨大的贡献。后来,他又为张艺谋导演的《英雄》作曲,再一次充分发挥了自己的特长,把东方音乐的神秘和西方音乐的浪漫完美地融合,创作出了优秀的作品。在《英雄》的音乐中,谭盾使用了许多让人意想不到的音乐创作方法。他把小提琴的琴弦换成二胡的琴弦,使发出的声音呈现出一种深远、苍凉的音乐曲风,他用这种方式来表现大漠的荒凉、孤寂、辽阔,准确地表现出古代大漠的风味,很好地表现出电影所要表达的意境。谭盾对乐器的改造还体现在多种乐器上,他把中国东北的二人转与西洋交响乐曲相结合,把西方的爵士乐和摇滚与鼓点相结合,这样的设计把东西方的音乐有条不紊地融合在一起,将影片中的情节和音乐很好地结合,给人一种画面与想象相配合的感觉。在《英雄》中,那种气势磅礴、唯我独尊的气势是从管弦音乐中来的,管弦音乐在千军万马中迎面而来,构成了让人为之震撼的画面。“闯秦宫”一段中,谭盾使用了一种很古老的乐器―――古铙。古铙大约有4000多年的历史了,是一种极具东方特色的乐器,发出的音乐低沉而又神秘,如泣如诉。谭盾邀请了极具东方特色的日本著名的鼓童和西方浪漫主义的小提琴演奏家帕尔曼,并找了50名男低音共同演绎了这段音乐。在这段情节中,打斗的场景在古老钟声的气氛中沉浸着,再加上小提琴和男低音的淳厚使得电影演绎出一种空灵缥缈的感觉,三者结合表达出一种很独特的效果。同时,这段音乐也是这部电影的主题音乐,电影一开始的'时候,是鼓曲和交响曲的结合,流露出一种苍茫大地的情怀。谭盾是大胆的,他把古琴和小提琴巧妙地结合在一起,表现出中国的雅致和西方的唯美。这种东西方的结合,获得了别样的音乐风格。“在水一方”的水战,打斗很激烈却听不到一点声音,这与谭盾独特的音乐创作有关,缥缈而又安静的画面,给人独特的视觉享受。在“永别英雄”这一段中,把二人转和秦腔的旋律与小提琴相结合,奏出了一种苍凉而又宁谧的感觉,成为电影音乐上的经典。
《英雄》中所表现的音乐是粗犷的、沧桑的,并且要表现出大漠的辽阔。谭盾所创作的音乐中,是柔情和阳刚相结合的,在《卧虎藏龙》中表现了南方的柔情;在《英雄》中,则表现的是粗犷宏伟的音乐。《卧虎藏龙》大部分都是以简单、清新的风格为主,配乐就像故事情节那样单线条发展。两者虽然一个粗犷,一个细腻,但是两种音乐风格都有一个相同的特点,也是音乐最独特的地方,那就是传统的音乐用西方的音乐形式表现出来了,把东方的传统音乐和西方的弦乐相结合起来了。《夜宴》的音乐创作把谭盾的事业再一次推向高峰。《夜宴》中所呈现的音乐给人一种耳目一新的感觉。在配乐中,谭盾再一次巧妙地把我国的民族音乐用西方的音乐形式表现出来,把东方的静谧、神秘感表现得淋漓尽致。这种结合,使他又一次大获成功,给影片增加了许多亮点。《夜宴》中的音乐《越人歌》《我用所有报答爱》为影片的成功作出了重要的贡献。
谭盾在《夜宴》的音乐制作中,为了渲染出唐代的盛世,抛弃了大提琴声音悠长的优点,而是用钢琴的低声区来表现,又把周迅声音的沙哑、张靓颖声音的悠长和泰戈尔声音的低沉巧妙地结合在一起,描绘出一幅美好的画面。影片的开头是《越人歌》,歌曲声音委婉、唯美,与影片情节相得益彰,把影片的情节烘托得恰到好处。其中,钢琴和弦乐的配合,使乐曲很有层次,也将画面呈现得错落有致。片尾是《我用所有报答爱》,悲伤的旋律让人们沉浸在影片中无法自拔。任何事物都不会凭空而来,《夜宴》也是如此,《夜宴》的成功创作离不开《哈姆雷特》的影响,莎士比亚的《哈姆雷特》中富含丰富的西方音乐特质,而在《夜宴》中,谭盾巧妙地将东西方音乐结合在一起,将中国文化元素寓于西方音乐之中,从而完成完美创作。正如《夜宴》和《哈姆雷特》一脉相承,两部作品中反映的世界观极其相同。但在东西方不同的环境中,人们的反映就会不同。小提琴在配乐中富有一种神秘感,不同的人会有不同的理解,这种奏出的曲调要人们自己去细细地品味、体会、解读。每一部作品都有其要强烈表达的东西。《夜宴》这一作品是想挖掘人内心最深处的寂寞,让人们在这份寂寞的感染下去寻找那份希望,从而达到心灵之间的共鸣,最终使不同文化不同地域得到完美结合,形成一个完美的整体。《夜宴》所讲述的故事较之《卧虎藏龙》要早1000多年,其音乐也比《卧虎藏龙》的音乐更加古朴与唯美。仿佛来自千年之前的天籁,在时空的罅隙连绵不断,而结尾处摇滚音乐的闪现与古典音乐形成强烈的对比,视觉与听觉的双重刺激,将人们从遥远的唐朝拉回到现实中。古典与现代的完美结合,给人一场跨越时间与空间的盛宴。通观整部影片,音乐随着剧情的发展不断变化,时而紧张凝聚,时而舒缓凋落。音乐的不断变化将人物的悲与喜表达得淋漓尽致,中华民族含蓄内敛的情怀在西方古典音乐热烈、深厚的风格中燃烧,将那份深藏在内心深处的情感毫无保留地表现出来。
谭盾创作的电影音乐都是以中国古典纯正的文化为根基,再将西方的乐曲技巧、乐曲形式很好地融入其中,这就弥补了东方传统文化拘谨、扭捏的短处,也创造了富有东方情调的音乐硕果。深受广大观众的热捧,为中国传统音乐的发展提供了更大的空间。谭盾敢于打破常规,挣脱陈旧俗套的创作思维的束缚,将古典与民间融合,传统与现代结合,民族与地域结合,从而酝酿出别有一番韵味的音乐曲调。其实,创作电影音乐本就需要敢想、敢闯、敢突破的头脑和任其自由飞翔的领域天地,一味地墨守成规只会令音乐停滞不前。谭盾的敢想敢闯的精神着实令人折服。他为中国现代音乐和中国电影的发展创造了更为广阔的发展空间,让国际上更多的人对中国的传统文化与音乐色彩有了更深的了解,也为中国电影音乐营造了新的传奇。
读解电影与电影音乐论文篇十四
人们在观看电影时除了受到视觉刺激,还会受到听觉刺激。音乐就是电影表达声音艺术的途径之一,是一种美的呈现形式。一般来说,电影会配有背景音乐,也会有片头曲以及片尾曲,但歌舞电影一般以音乐作为剧情的推动机制,突出影片的关键情节,营造影片氛围,其创作与影片的关联性是密不可分的。本文主要从电影音乐的简介、歌舞电影的特点以及音乐对歌舞电影的影响三个方面进行阐述。
一、电影音乐的简介
电影音乐就是为电影而创造的音乐,它作为电影的背景音乐、片尾曲、片头曲等形式呈现给观众,是电影这个综合艺术中的重要组成部分。电影音乐的演奏一般与电影的对白合为一体,会在电影放映的过程中被观众熟知。无论是哪一种电影类型,都会有其相应的电影音乐。歌舞电影属于一种比较特殊的电影,一般这类电影中会穿插很多音乐,甚至以音乐作为对白,推动电影的剧情向前发展。音乐电影与普通电影相比具有更明显的音乐性,也具有更高的艺术境界,更能调动观众的情绪。音乐之所以能充分调动观众情绪主要是通过其音调结构来表现,在音乐当中,旋律的流动或休止、加速或抑制、冲突与解决都会带给听众完全不同的情绪。音乐正是通过这一点来推动影片情节的发展,帮助观众更好地投入到影片当中。
二、歌舞电影的特点
歌舞电影在世界电影发展史上占据着重要的地位,其兴起于好莱坞,后在印度不断发展,至今已经到了一个非常成熟的阶段,这种类型的电影在情节中会插入很多不同类型的歌曲,以推动电影的发展而著称。歌舞电影的叙事、影像风格以及歌舞艺术手法都有很鲜明的特点。歌舞电影的叙事结构比一般电影更加分散,更有艺术性。很多歌舞电影的发展都是通过人物对白、戏剧冲突来实现,而歌舞电影的戏剧冲突在很多时候会通过歌舞或者音乐表现出来。在歌舞电影中,歌舞的节奏决定着电影的节奏,整部电影与音乐息息相关,通过音乐来表现电影的故事梗概。歌舞电影的影像风格与普通电影有区别,普通电影的影像风格通常通过电影拍摄的角度、电影总体的画面特点来呈现,但是歌舞电影的影像风格除了通过电影的`视觉效果来呈现,还通过电影的音乐来呈现。[2]一般来说,歌舞电影中的音乐节奏明快,其影像风格就会相对鲜明;而音乐电影中的音乐节奏轻柔,其影像风格就会相对温暖。歌舞电影中的歌舞艺术手法与普通电影也有很大的区别,在很大程度上,普通电影中的音乐是辅助部分,为剧情的需要调节音乐来营造电影情绪。但是歌舞电影中的音乐占主要地位,无论是台词还是剧情的发展都离不开音乐,整个电影可能会呈现出一派歌舞升平的景象。
三、音乐对歌舞电影的影响
音乐对歌舞电影的影响非常大,主要体现在表现文化精神、抒发人物心情以及参与叙事三个方面。每一个时代每一个地区都有自己的文化特征与精神风貌,因此,不同地区、不同时代的电影象征着那个时代、地区的文化精神。而歌舞电影中的音乐自然也具有时代性,我们可以从音乐的特点中感受到那个时代的代表元素。例如《歌舞青春》就代表着21世纪青少年的活泼好动,也代表着欧美特有的文化底蕴。歌舞电影中的音乐能够很好的表达电影人物的心情,很多时候,电影中的音乐可以作为对白来呈现,通常各个时候都带有一定的戏剧冲突。将人物的心情用音乐表现出来可以增加电影感染力,强化电影的叙事特征。电影叙事学实际上是指电影通过哪些元素、手法来达到叙事目的。电影叙事系统通常是由画面、音响、语言、音乐、字幕五个部分构成。[3]在叙事元素中,语言、画面、字幕及音响的叙事能力是显性的,具有客观、具体、直接等特点。音乐在电影叙事中呈现出隐性特点,具有间接、主观、抽象等特点。电影音乐的应用是实现叙事的一种有效手段,它对电影情节、叙事时空、观众接受心理的构建都具有重要作用。
四、结束语
电影的成功不外乎演员精彩的演绎、导演的正确指导、音乐元素的充分应用。在电影中,音乐始终是为电影服务的,它不仅能起到推动电影情节发展的作用,还能引起观众共鸣。为了加深观众对电影的理解,我们必须将电影与音乐有机结合,创造出引人入胜的视听盛宴,将电影赋予更多生命力与活力,营造主体氛围,从而促进我国电影事业更好地发展。
读解电影与电影音乐论文篇十五
影片《歌剧魅影》是由同名音乐剧(韦伯作品)改编而成的,拍摄导演是著名的乔舒马赫,上映于2004年。该影片讲述的是一个感人至深的爱情故事,发生在19世纪的法国巴黎歌剧院,歌剧院里有一个传言:一位长相极丑的人住在歌剧院的地下室,为了避免遭受世人的嘲笑,他戴着面具如幽灵般穿梭在歌剧院中,可上天却赋予他极高的音乐天赋,被众人冠誉为“魅影”。他的性格怪异,如果歌剧院出现的主角他不喜欢那么他就会进行破坏,扰乱观众并将他们赶走。克莉丝汀是影片的女主人公,自幼丧父的她在很小的时候就进入了歌剧院,被训练成芭蕾舞女。小时候的克莉丝汀十分孤独,常常在夜深人静时幻想有音乐天使会出现来陪伴她,因为是父亲曾经这样告诉她的,对于克莉丝汀苦难的遭遇魅影极其同情,为了排解她的孤独魅影假扮成音乐天使,在墙的另一边陪小克莉丝汀说话,还教她唱歌,以此来安慰小克莉丝汀受伤的心灵,希望她快乐成长。时光飞逝一眨眼九年的时间已过,克莉丝汀已经成为一个漂亮、充满活力的姑娘,同时在魅影九年的培养下克莉丝汀的歌声已经十分美妙,并在一次偶然的机会下一夜成名,深受观众的喜爱。而随着时间的推移魅影对克莉丝汀的情感发生了变化,由最初纯粹的音乐之爱转变成占有欲,为了得到貌美的克莉丝汀,魅影如疯子般对付克莉丝汀周边的人,想把克莉丝汀占为己有,于是开展了一场情节跌宕起伏的故事讲述。
浪漫主义歌剧形成于19世纪至20世纪初,歌剧结构更紧凑,作曲家将歌剧中独立的部分(咏叹调、重唱、宣叙调)结为一体,以凸显出浪漫主义歌剧的特征。使歌剧结构紧凑的方法诸多,如利用乐队的演奏来延续演唱结束后的音乐;将戏剧性的元素融入重唱、咏叹调中保持其稳定感;添加音乐到宣叙调中;作曲家尝试多种歌剧创作,完善歌剧的连贯性。影片《歌剧魅影》的歌剧音乐具有浪漫主义歌剧(以威尔第、普契尼为代表)的色彩,参照了传统历史题材(威尔第歌剧)的特征,利用独唱旋律、戏剧情节来表现歌剧,塑造故事人物的.个性、内心世界,主要以合唱、重唱为表现手段,借鉴了意大利传统美声的特色使歌剧的气氛更加宏伟。同时,歌剧还借鉴了普契尼歌剧的音乐创作方法,歌剧人物的个性利用音乐来刻画,通过管弦乐队、戏剧感来营造歌剧氛围,增添了歌剧的戏剧效果,并通过歌剧中不同人物的对唱使影片更具戏剧性。
影片的最后展现的是在歌剧院的地下室中,魅影、克莉丝汀、劳尔在进行生死角斗,通过三人间的重唱、对唱使影片更具戏剧化,达到高潮效果。在《夜之旋律》的音乐背景中混合着克莉丝汀悲哀无奈的歌声,劳尔演唱中的刚毅与容忍,魅影独白式的撕心裂肺。最后魅影在克莉丝汀痛苦的歌声中醒悟成全了她与劳尔,克莉丝汀、劳尔相拥而去,心灰意冷的魅影渐渐在黑夜中隐去。影片的结尾部分极其考验歌唱家的歌唱技巧,人物的个性与情感只区别在细致的旋律中,通过语感的差别来体现。大歌剧,产生于19世纪的巴黎,原指那些在巴黎歌剧院出演的华丽大型歌剧,现特指19世纪后所有的法国大型歌剧,是当时法国人音乐生活的重要部分,盛行于巴黎社交场合中。其具有国际风格特征,编舞新颖精细、布景华丽恢宏、情节波动心弦、题材具有历史性,显示了乐团对戏剧的功能。强调对合唱的使用,以烘托歌剧情境的宏伟奇特与表现力。法国大歌剧的音乐风格是豪华大气,以大型管弦乐队来演奏;音乐创作上讲究旋律的表现力,利用升、降号调性方法来达到转调的频繁性目的。影片《歌剧魅影》深受法国大歌剧的影响,具体表现在故事情节、故事地点上,该故事的发生地点是巴黎歌剧院,剧中有一个情节是表演法国大歌剧《汉尼拔》,舞台布置古典雄伟、硕大的管弦乐队、化装舞会上的弧形楼梯宏伟气魄,这种表演排场将法国大歌剧的特征表现得淋漓尽致。影片中的背景音乐《音乐天使》则使用了频繁的转调,以此来体现人物的内心波动,这种音乐创作手法是吸收了法国大歌剧的特点。民谣歌剧产生于18至19世纪的英国,是在浪漫主义、启蒙运动的熏陶下形成的,其朴实直率的音乐风格被人们所喜爱与接受。英国民谣歌剧具有喜剧性,由音乐、说白组成,其风格与喜歌剧相似,创作讲究人性化、自由化。
旋律的节奏特点有两种:长线条歌曲,悠远绵延;重复歌曲,简短而精细,一般是和舞蹈搭配来展现的。在形式上,英国民谣歌剧其表现主题、戏剧题材显示出平民化特色;在表演方式上采用音乐、说白兼具的手段,与现代音乐剧极其相似。其填词的曲调大多采用古今盛名的曲调、流行歌曲调、民歌曲调,其中以流行歌曲曲调为主,但也兼容各种歌剧中的咏叹调,提取少量部分来串联成一部歌剧,这种创作手法在韦伯的音乐剧《歌剧魅影》中有所呈现,整部影片的特色在于其乐段是由各种美妙的歌剧乐段串联而成的。但这种创作手法若在细节与串联上处理不妥极易出现诸多问题,串联的歌剧与整部歌剧的音乐风格产生矛盾,使歌剧、影片出现脱节现象,显露出英国民谣歌剧的弊端,对此韦伯进行了相应的改善避免了这一弊端,既注重独立乐段的悦耳与完整,又要强调各乐段间衔接的完美,确保其与影片的融合性,在旋律写作上进行了创新,使之兼具独特性、戏剧性。
如在影片《歌剧魅影》的主题曲中就借鉴了韦伯歌剧的旋律特色,影片的第一幕第四景是男主角魅影和女主角克莉丝汀的唱段旋律,这首主题音乐多次被运用到影片的背景音乐中,具有重复性、强调性,其实在影片的开场序曲中就出现了该旋律,只是所展示的气势不同,给观众的感觉是宏伟、大气。影片中,主题音乐发挥着极大的作用,是作为背景音乐推动剧情的发展,被频繁使用以营造氛围,贯穿于整部影片中。主题音乐与其他独立的唱段具有关联性,包含了诸多唱段的共同特性,证明了韦伯新的歌剧创作手法有别于英国民谣歌剧,此创作手法借鉴了英国民谣歌剧的创作风格,只是更加强调各乐段间的衔接性及与影片的融合性,为观众带来连贯的音乐效果,不会存在冲突现象而影响影片的连续叙事。有时为了烘托故事剧情的氛围,需要借助重复旋律的使用来达到效果。如在表现克莉丝汀揭开魅影面具这一幕时,之前的旋律被反复奏响,营造了一种震惊的氛围,使剧情达到了高潮的效果。同时,将其与歌曲trackdownthemurderer连缀在一起,为结局的到来做好了铺垫。地下室里,魅影将劳尔制服并以他的生命威胁克莉丝汀,让她在劳尔与他之间选择一方,此时响起了三重唱trackdownthemurderer的变奏曲,以此来衬托三者间的复杂关联。最后,响起了第三次出现的歌曲alliaskofyou(魅影、克莉丝汀的合唱曲),克莉丝汀选择了劳尔并将戒指退还于魅影,魅影成全了她和劳尔,看着她与劳尔相拥离开地下室,这首合唱曲的再次出现使影片更具忧伤气息。
音乐在影片中占有重要的地位,好的音乐能增添电影的艺术魅力,使之成为经典之作而永久流传下去。歌剧作为一种独特的音乐艺术,由音乐、歌唱、舞台、戏剧构成,将歌剧融合到电影中不仅能丰富影片的内涵,而且增添了影片的戏剧表现力,使影片具有独特韵味。如影片《歌剧魅影》就是一部经典之作,歌剧美妙的音乐旋律为影片吸引了观众的眼球,对刻画人物形象、推进剧情发展发挥着显著的功效,使影片的内涵更易被观众所理解。在剧情中即使没有台词、对白,通过歌剧的合理利用也能显示出影片的戏剧性,利用音乐营造剧情氛围,使剧情发展达到高潮的效果。影片《歌剧魅影》融合了多种歌剧类型的元素,有浪漫主义歌剧、法国大歌剧、英国民谣歌剧等古典歌剧元素,从中展现了古典歌剧元素的叙述功能,古典歌剧的音乐旋律发挥着重要的作用,推动故事剧情的发展、塑造故事人物的个性与形象、营造剧情氛围,为影片增添了独特的艺术色彩。(本文作者:刘善珍单位:江苏师范大学音乐学院)
读解电影与电影音乐论文篇十六
一、电影音乐的艺术功能概述
电影艺术功能并不是一成不断的,它是一个不断变动的过程,虽然是不断变动中,但还是相对于静止来说的。我国拥有五千年的历史,而且按照不同的划分方式,可以分成几个不同的层次,同样的道理,正因为历史是特殊的,也就导致了电影艺术功能的特殊性。但是,正所谓万变不离其宗,不管是怎么划分的,一点是始终不变的,静止的表达。实际上,电影艺术功能的实现是在具体可感的审美关系中完成的,它与各种社会的实践活动息息相关。所以,还是要站在动态的角度上来研究电影音乐艺术功能。但是,在研究时,要避免以前那种传统的多种倾向的问题,从全新的方法进行研究,只有这样才能更好地来研究电影音乐艺术功能,从而能避免重蹈覆辙。
(一)电影音乐的艺术功能本体层次
经过科学家的研究,已经表明,音乐能够影响人们的情感,而且还是全世界共同的语言,因为全世界的人都会听音乐。下面简单地举一个小例子,当我们不高兴的时候往往就喜欢听一些伤感的音乐,此时听欢快的音乐就会觉得非常的不舒服,再比如,心情平和的时候,如果听见一个欢快的歌曲,我们的心情也会变得比较高兴起来,听了一段凄美缠绵的悲凉歌曲后会感到忧伤,由此说明,对所有机体健全的人来说,听了电影音乐的基本反应情绪几乎都是相通的,这里说的情感完全是因为音乐的影响,不带任何的社会情绪,也就是排除其余的影响,只是看音乐的影响,也就是音乐对人们本性的影响。这就像是在做实验,把所有的无关变量全部都出去,得到的就是相对正确的结论,这里得到的结果也是如此,它所表示的是人们的纯天然的反应,具有相当高的准确性。
(二)电影音乐的艺术功能实用层次
当人们对电影音乐的基本要求达到标准时,人们也就不再满足于现状了,而进一步的要求便是回归根本,那就是音乐艺术功能的本身功能。如果到了那个时候,人们重视的,就是纯粹的对音乐最自然的感受,随着电影音乐的'不断发展,人们对电影音乐的要求也是不断地提高,到现阶段来说,电影音乐也在不断地进行改进,而人们不断地欣赏电影音乐,也是会引发人们的遐想,影响着电影中情感的表达,它使得电影中情感由以前的虚无缥缈逐渐地能够使人们看清,相信随着社会和电影的不断发展,其中也定会融入一些近期的社会因素,以体现其与时俱进的特点。
二、电影音乐的艺术功能作用
电影音乐是组成电影艺术的一个重要部分,能够更好地体现影片艺术构思。电影音乐的演奏不是现场版的,必须运用技术将其合二为一,只有这样才能吸引观众们的眼球,进一步才能引起观众们的共鸣,如果能够引起观众们的共鸣了,那么在这部电影中的音乐也就算是成功了,电影中的声音是由音乐、人物的对话、电影音乐构成的,但对于这些组成部分也是最容易被观众所忽略的。
(一)人物情感的抒发
摄影机拍摄下的电影屏幕不同于电影的画面表现方式。电影不是被发现的,而纯粹是人类文化的结晶,是完全制作出来的,在电影的制作过程中,人为活动的空间是相当大的,他们可以运用各种各样的方式来塑造一个人物形象,比如人们可以进行强化或者是简单的表达,如果不能很好地处理这些事情,就会使得人物立体感就不能从电影里体现出来,也就无法达到更高的育人喻事的境界。为了弥补这个不足之处,电影音乐抒发人物情感的功能就显得更为重要和突出。电影人物的内心情感是借助音乐来抒发的并能够以此更好地来阐述。
(二)画面节奏的确立
因为音乐本身具有节拍律动性,所以称其为音乐。它能让人跟着节奏产生情感共鸣。如果音乐被加入到电影中,画面便能随着节拍律动性有节奏的变化,而且也能展现其中的内涵,使得音乐更加有深度。上文说到,借助音乐的种种特性,可以使得电影更加有内涵,所以,现在电影就普遍运用这一手段来体现电影的内在含义,使主题更加深入。音乐在电影中起到了极其重要的作用是不容忽视的。
(三)环境氛围的烘托
影视作品中常用的场景切换手段是声音先于画面,通过“不见其人,先听其声”的剪辑手法,使故事的铺叙更连贯,这样才能牢牢地吸引住观众的眼球继续欣赏影片。电影音乐不只是在真人电影中拥有巨大的比重,在动漫中,也同样是一个重要的使用手段,但是在电影作品中,用先于情节开始的音乐来展开一段叙述。加入叙事内容还没开始,音乐能够更好地使观众有心理准备去接收新剧情内容,更好地融入电影情节之中。
(四)奇幻色彩的渲染
渲染动漫的奇幻色彩是电影音乐另一重要作用。电影影片优于真人影片的部分是它能够利用真人的表演或者是动作或者是情感,能够使人感到强烈的震撼,引起人们的共鸣,这也是真人电影从古至今一直占市场主导地位的原因所在。而且,真人电影能够将其表达出来的更好的方式则必须借助音乐的方式来传递、表达。电影创作的最根本原因是为了给人们带来快乐,音乐的加入为电影的创作增添了一笔浓厚的色彩,音乐可以通过其歌词以及优美的旋律精致的配器为电影增添无限的情趣。
(五)对主题的表达
电影的精彩在于它的画面玄幻夸张,电影音乐能够辅助表达主题并可使主题得到升华。一部文学作品想要搬上荧屏,如果在反映人物心理世界、体现矛盾冲突时仅仅像无声电影时代依靠字幕来解释剧情,那人们看电影和看书就没什么区别了。电影歌曲能够通过传输歌词的内容、曲式的变化、音高的跌宕,巧妙地告诉观众电影角色内心世界的变化以及电影情节进展的程度。在电影《泰坦尼克号》中,导演将其主题歌《我心永恒》作为全片配乐素材的源泉,数次在故事情节的关键部分以变奏形式出现,乐曲将观众带入了天灾之后一段生死之恋情感所带来的感动,影片结尾,感人肺腑的歌声使影片的主题升华到了极致,观众的情感也随之被推向了高潮。影片《嘎达梅林》讲述的是位蒙古英雄带领牧民与封建王爷斗争反抗,最后牺牲的悲壮场面,而主题曲《嘎达梅林》的响起烘托着画面,更加强了电影的主题,突显主人公高大、肃穆的英雄形象,歌颂了他勇敢地与封建势力反抗的精神,深化了影片的主题。
(六)电影音乐的评论作用
影片创作者的主观态度是电影音乐,它在影片人物或事件中具有一定的评论作用并且可以被创作者用音乐(同情、赞美、痛诉、歌颂、哀悼等)表达出来。如在影片《孔雀》中有一场戏:一家人正在院子里做蜂窝煤,天突然下起了倾盆大雨,正在制作的蜂窝煤被雨水冲走了,一家人都非常着急,到处找塑料布等东西试图保护这些煤,可忙活了半天,最后还是眼睁睁地看着蜂窝煤与雨水一起混成了黑水流走,此时电影中响起了由圆号、竖琴、弦乐演奏的主题曲,观众被音乐和场景渲染的无奈和凄凉的气氛所打动。导演在此刻加入这段音乐恰如其分地帮助演员表达出这种无奈凄凉的气氛,这一点充分表达了电影音乐对人与物的评论作用。
(七)电影音乐具有连贯情节的作用
音乐在电影中有推动和帮助剧情的进展,延伸情绪等,并起到连贯作用和加强蒙太奇的组接作用。由于一部电影的时间有限,如果把一些短暂的镜头都详细地交代清楚,那要占用很大的篇幅。而音乐是不占空间的,用音乐和歌曲把一些原来分散的镜头组合成完整的有关联的艺术整体。这就是电影音乐独具特色的功能之一。以《泰坦尼克号》中一组感人至深的镜头为例,展现了人们在面对死亡时的另一种状态,没有了灾难面前的恐慌与失态,有的只是无限的爱,原来我们可以如此选择,如此高贵:母亲再一次把孩子哄睡。相伴一生的老人再一次依偎在一起……这一组不够连贯的镜头贯穿着乐队的那一首《上帝与我们同在》的响起,深深地打动着人的心。电影艺术都要表达一定的主题思想。音乐作为一种艺术形式进入电影画面以后可以进一步深化影片的主题思想,达到歌颂主题思想,帮助观众明确电影的思想意义。
三、结语
借鉴中外历史音乐的发展历程,环境起着重要的作用,环境对事物的需求决定着事物的发展方向,人们的需求以及快乐是电影音乐艺术功能实现的根本原因,由于环境有自然以及社会环境之分,所以环境对电影的需求也有两方面:一方面,自然界各生物在生理方面对音乐有一种天然需求;另一方面,就是主宰整个世界的人对于音乐也有需求,这个不仅仅体现在生理方面,更多的是体现在社会性方面,人对音乐的这种需求是音乐功能的中心。但是,时间的推进,历史的变迁,无论是自然界还是人类社会都是无法摆脱的。因此,音乐艺术功能问题一直是我们关注的一个话题,音乐历史功能在不同的历史时期有不同的背景内涵。在古代人们对音乐的需求仅仅体现在生理性方面,随着社会的进步人们对音乐的需求着重体现在社会性方面,而生理性需求所占比例不断缩小,体现着人们精神生活的不断进步。
读解电影与电影音乐论文篇十七
前言:
德国生物学家海克尔在1866年提出了生态学的概念,经过自然科学和人文科学的不断发展,生态学已经逐渐渗入到了其他学科之间,特别是在音乐美学的研究中实现了较为广泛的应用。从音乐美学的角度来看,音乐创作包括了一度创作、二度创作和三度创作。其中的一度创作指作曲家的创造,二度创作指表演者的再创作,三度创作指欣赏者的内心再创造,其中的一二度创作在整个音乐活动占据着十分重要的角色,如何在生态学的视域下加强对音乐美学的研究已经成为音乐研究领域当中的重要内容。现阶段,我国音乐界的工作者对于生态学在理论层面所进行的研究还不够多,对一二度创作的研究成果也要相对较少,为此,应进一步加大生态学视域下的音乐美学研究,特别是民族歌曲的一二度创作,从而促进我国音乐事业的健康发展。
一、生态学视域下对音乐美学研究的意义。
(一)拓宽音乐美学研究论域。
基于生态学视域下的音乐美学研究不仅可以拓宽音乐美学的相关研究论域,还可以从生态学的角度对音乐创作行为和成果进行观察和分析,从而使得音乐工作者对歌曲产生更加深入的理解。在我国音乐文化中具有着丰富的生态意识资源,利用当代生态文化观对歌曲进行分析,并将其上升到理论层面之上,将其纳入到生态学的研究视域当中,会使得人们对歌曲产生新的认识。例如,使用生态学的理论对我国民族原生态民间音乐和器乐作品等进行剖析,对于歌曲的内涵会实现更加深入的领悟。
(二)改变创作者主体思维模式。
一些学者认为,生态学视域下的研究应该突破主体二分二元对立的固定认识论思维模式,并将人与自然之间的整体和谐关系作为原则,以此来对相关内容进行研究的一种哲学思想和价值观念,实际上是一种主客统一的有机整体观念。生态学视域下的音乐美学研究能够帮助推动音乐工作者生态文化观念的发展和健康生存价值观的确立。音乐工作者在日常的工作中能够坚持这种和谐的心境和崭新的思维方式,其在音乐创造和理论研究上都会取得较大程度的飞跃。
(三)丰富音乐教育理念和强化教育成效。
基于生态学视域下的音乐美学研究的意义还体现在丰富音乐教学理念和强化教学成效之上。对于音乐教学而言,让学生对具有生态美的音乐作品进行欣赏和表演,能够进一步提高学生的生态审美观,;教师在教学中对音乐审美、立美予以高度的重视,能够使得学生立于生态学实践当中,对于学生树立生态文化观与价值观,成为具有生态人格美的新一代具有十分重要的现实意义。另外,基于生态学对音乐美学进行研究还能够扩展生态学的研究领域,提高了生态学研究的多元化。
二、一二度创作的概念及二者之间的关系。
(一)一、二度创作的概念。
在音乐美学领域当中,将音乐的创作活动主要分为了一度创作、二度创作和三度创作这三大部分,其中的一度创作指的是作曲家的创造,二度创作指的是表演者对歌曲的演绎,三度创作则是指欣赏者在内心层面之上对歌曲所进行的再创造。
对于一首声乐作品而言,词曲作者所完成的完成的谱面的艺术表现是“一度创作”的过程,而要把词曲作家的创作意图用声音和情感将其准确和传神地表现出来就要依靠表演者的“二度创作”。“二度创作”实际上指的是在把谱子上的标记和基本情绪唱对的基础之上,在演唱的过程当中还表现出了歌曲中所蕴含的深层内涵,显示了自己与他人具有差异性的艺术个性,使得歌曲因其演唱而增色的声乐表演活动。
通常情况下,如果将音乐作品的“一度创作”比作是盖房子,那么”二度创作“就是对盖好的房子所进行的装修,实际上演唱者对听众实现征服的重要手段,特别是对于民族声乐而言,其不但包括了演唱民族风格较强的歌曲、歌剧等作品,而且还包括了演唱艺术歌曲在内的各类新创作的声乐作品、戏曲、民歌等。
(二)一、二度创作之间的关系。
对于声乐作品的演绎来说,表演者一方面要完成乐谱谱面的视唱,另一方面还需要将将声乐作品中所蕴含的思想情感和内在含义准确且有效的传递给听众,在揭示歌曲所具有的深层内涵的同时融入自己的艺术个性,使得听众不仅能够感知到声乐作品中的思想内容,而且还能够从中获得艺术上的满足。对于声乐作品的一度创作和二度创作而言,二者之间的关系主要体现在以下几方面当中:
其一,二度创作应该充分的忠于一度创作中的基本内容和思想,不能与之实现相分离,也不能对声乐作品的内容和基调进行随意的歪曲,与作者的创作初衷相背离。一度创作是二度创作的基础,其目的是为了加强一度创作的感染力,而不是削弱或改变其原有的主题。
其二,在进行二度创作的时候,应该对一度创作的时代背景和地域、民族风格等实现充分的尊重,不论演唱者的演唱有何特色,都不能超出声乐作品的民族、地域和时代风格的范畴。
其三,二度创作需要在表演者自身技术能力的许可范围之内,要想将歌曲演绎的淋漓尽致,就需要进行与演唱者自身技术能力和创作意图相匹配的二度创作,否则将会起到适得其反的效果。
三、生态学视域下音乐一二度创作的实践。
(一)音乐一二度创作立美实践中的生态学思想。
从生态学的视角去认识音乐创作实践,主要可以分为以下五种类别:一是明确传达环境保护思想和生态学观点的歌曲,例如《山丹红花开》、《爱伊河之歌》等,其中都情真意切的表现出了宁夏回族地区的风景之美;或者是《六盘山歌》、《天下黄河九十九道弯》等,都属于这一类的范畴当中。二是一方面表达了对大自然的赞颂和热爱,另一方面又体现出人与自然和谐相处的音乐作品,例如《罗山初恋》一曲中就表达了人类对自然的崇敬与感恩,人类融合于自然怀抱中的喜悦知情。三是通过对当代噪声盈耳的实际环境的表现来折射出人类失调的心理环境,表现出对和谐生态环境的一种追求。四是专门设计的环保音乐,在美妙抒情的音乐当中加入了自然的音响或模拟的自然音响,使得听众在其中感受到置身田野、回归自然的平和心态,增强听众热爱自然和保护生态的观念。五是原生态的民间音乐。
一度创作者的自身形成和发展了生态学观的.观念,其在对音乐作品进行创作的过程当中个就会有意识的体现生态意识,并对与生态有关的题材予以高度的关注,且能够充分的展现出自己的才华,在音乐作品中构建生态美。二度创作的表演者在对歌曲进行演绎的时候能够积极的挖掘其中所蕴含的生态美因素,对其实现创造性的再现,突出歌曲所具有的鲜明特色,通常会给听众带来一种全新的审美感受。
(二)音乐生态美创造与欣赏本土化之间的协调。
从宏观的层面来看,将生态学视域下的音乐美学研究放置在中华民族文化的范围当中,实际上也就是对具有生态文化传统的民族审美观、民族特有生态环境、制度文化、语言、风俗等和音乐创造之间的关系,从微观上来看则是对民族心理结构对音乐生态美创造的影响,特别是民族及地域的审美习惯等方面。另外,生态危机具有全球性的特点,因此生态学也是世界性的一个概念,这样来看在立美、审美的创造活动中则具有了共同的心理基础和共性。例如宁夏回族地区的音乐,从大文化背景来看,我们现在所说的穆斯林是中国的穆斯林,宁夏回族是用汉语对其音调进行演唱,如六盘山地区的“山花儿”和宴席曲等;从题材来看,一些民歌是以往西北地区和汉族之间所共享的,因此其在一二度创作的时候也会有所交融的地方。
(三)基于一度进行二度创作中的表现方法。
首先要对歌词进行析。对于声乐作品而言,其基本上都是通过音乐语言和文化语言相结合的方式来揭示出人性和情感等主题,从而引起听众的共鸣的。歌词是表现声乐作品思想内容的重要手段,歌词实际上是对声乐作品中音乐形象的一种高度概括和浓缩,且每个字都抑扬顿挫,每句都起承转合,因此在对其进行二度创作的时候应对歌词语言进行反复的推敲。例如,宁夏地区特色歌曲《罗山初恋》,其中的“多年以后我再回到这宁夏的山川,大漠的风光依旧美丽我想起了从前”,从生态学的角度来看,其体现了对自然环境的热爱。
其次,要对声乐作品进行深入的剖析。声乐作品张包括了各种音乐要素,如节奏、旋律、速度、音色、节拍、术语、调式、力度、音区、调性、曲式等,因此在对其进行二度创作的时候需要准确设计和把握歌曲的基调、层次等。例如宁夏回族地区中原生态的“山花儿”,其在创作的过程中继承了《诗经・豳风》、《汉魏南北朝乐府》中的《陇山歌》、《陇板歌》、《陇原歌》等,体现出了生态学中的继承性和可持续性。
再次要对歌曲的风格实现较好的把握。每一部声乐作品都具有其特定的思想表达方式、创作意图等,在对其进行二度创作的时候,要想对歌曲的深刻内涵实现较好的呈现,就应该对其民族风格、地方风格、时代风格、作曲家和流派风格等实现全面的把握,然后再结合演唱者的自我体验和艺术技巧来对其实现展现。例如抒情歌曲较为舒展流畅,颂歌较为庄严热烈,叙事歌曲较为形象生动,而小夜曲则柔和甜美。
(四)生态学下一二度创作应注意的问题。
一方面要注意对音色的调整。音色是对歌曲情绪和情感实现基本定位的主要方式,对于不同的歌曲应选择不同的音色来对其进行二度创作;一般情况下,如《花儿与少年》、《妹妹的山丹花儿开》等表现快乐和幸福等情感的歌曲其音色应偏明亮,而《穆圣赞歌》、《劝善歌》等表现祈祷、理想等情感的歌曲音色应该比较圆润,略带一点暗色。另一方面还应该注意对歌曲中高潮点、静点和转折点的把握,在对其进行二度创作的时候要注意情绪的感染。
四、结语:
综上所述,本文以宁夏回族歌曲的一二度创作实践为例,以生态学视域为基础,对音乐美学进行了深入的分析和研究,共得出以下几点结论:
(1)基于生态学视域下的音乐美学研究能够拓宽音乐美学的研究论域,从生态学的角度对歌曲进行观察和分析,对歌曲创造者和演绎者的主体思维模式更新具有积极的影响,而且还使得音乐教育的理念得以丰富,强化音乐教育效果。
(2)生态学视域下的歌曲一度创作,要求创作者自身具有较为完善的生态美学观念,在对歌曲进行创作的过程中能够有意识的体现生态意识,对生态美的相关题材予以关注,从而体现出音乐作品中所具有的生态美。
(3)对于生态学视域下的歌曲二度创作而言,要求表演者能够对一度创作中的生态因素实现发现和挖掘,并对其实现创造性的再现,突出歌曲中所具有的鲜明的生态特色,通过全新的演绎来带给听众别样的感受,使其接受生态思想的影响。
读解电影与电影音乐论文篇十八
摘要:音乐美学作为一项独立的学科内容,具有较强的抽象性和哲学意义,因此一直以来被相关领域所关注和钻研。本文旨在阐明音乐美学的概念、表现形式、相关的音乐内容,并在此基础上结合实际分析音乐美学角度下音乐艺术表现形式的实现路径,希望借此引导大家更加深刻地了解、学习、欣赏、传承音乐艺术。
关键词:音乐美学:音乐艺术概念:表现形式。
音乐美学,顾名思义,融合了音乐、美学等诸多内容,具备较强的美学和艺术性特征。为了更好地了解不同音乐作品的存在和表现形式,方便日后进行传承发展,音乐美学开始成为广大学者专家深刻关注的话题。具体方法就是及时透过美学层面去挖掘和定位不同音乐作品的存在、表现形式,自觉加深对音乐理论知识和表演实践的融合效果,在吸引更多人关注的同时,提升学习者的审美素质。至于音乐美学角度下音乐艺术具体的表现形式,则主要会在后续深入延展。
一、音乐美学的概念。
相对于其他音乐学科来讲,音乐美学具备一定程度的哲学性、艺术性特征,主张针对不同音乐作品的艺术规律加以精准性把控,拥有自身特定的研究对象和涉足领域,拥有较强的概括性和抽象性效果[1]。除此之外,音乐美学在国内来讲还是比较新颖的,但实际上其很早就由德国哲学家鲍姆嘉通总结阐述,主要收录在《论音乐美学的思想》着作之中,并且持续到十九世纪后由德国音乐学家里曼再次补充拓展,《音乐美学的要义》作品正式问世,音乐美学也正式作为一门学科而独立存在、深入发展。
二、音乐艺术的有关表现形式。
(一)基础性要素。
首先,音乐形式的基础性要素莫过于表情,其存在意义甚至超过单纯的音乐声音,在音乐表现过程中占据着主导地位。透过音乐艺术层面审视,这部分表情强调借助音响元素来呈现出创作者不同阶段特殊的情绪状态,对应的表现形式包含了高低、长短、快慢、强弱等区别,经过这些形式有序地搭配融入之后,能够赋予整个音乐艺术作品更强的灵活性,保证基于人差异化的情绪状态来生动性抒发对应的感情。
其次,音色亦属于情绪表达中不可忽略的要素。古往今来,诸多作曲家都在热心钻研如何利用乐器来展现各式各样的音色,特别是对于近代音乐来讲,这类现象尤为显着。如许多作曲家决心对传统乐队予以创新形式的调整排列,以求在开发出更加特别的音色基础上,呈现出一类极为新颖、奇特、美丽动人的音响效果,进一步使人的情绪得到深入性、完整性、精准性的表达。
(二)组织方式。
音乐形式的要素还包括组织方式,如若缺少了它,将难以构建完善的音乐结构框架。这就需要表演者适当加入和融合一些特殊的旋律、和声、曲式、作曲技巧、十二音序列等要素,呈现出独特的整体架构。
(三)规范类法规。
这类法规属于音乐要素和组织方式衔接的重要媒介,属于人们经过长期审美活动之后,针对现实生活中的不同美感形式加以概括的结果。毕竟广大艺术家们在参与美感体验、创造等活动时,还是需要依靠一些基础性法则加以规范引导的。归根结底,音乐和绘画、雕塑等艺术有着明显的差异性,其绝非单纯地将一些美感要素进行整体、直观地呈现,而是主张有序地规划不同音响的排列次序,使人们在聆听旋律的同时感受到一种和谐美[2]。因此,时间对于音乐这类艺术的表现形式来讲极为重要,当音乐组织技巧在特定时间段内呈现过后,会令听众及时体验到音乐的延续性效果。在此期间,音乐时间和现实时间截然不同,而是作为一种虚化的时间序列而存在。
从本质角度分析,音乐运动属于某种心理活动;而从物理学层面解读,声音产生的根源在于物体的振动现象,正是在一个声音消失而另一个声音接连出现过程中,才形成了整个富有想象力的音乐作品,再经由一代代人传承记忆和完整再现。
(一)音乐性方面。
在音乐艺术中,音乐性内容涉及情绪、风格、精神三类特征。第一,情绪作为音乐内容中表层的部分,听众能够透过感官来直接体验,进一步把握现场传达的整体氛围效果。第二,一类音乐内容的风格体系,往往不需要理性因素作为支撑,而是要配合听众当下的心情和理解方向进行确认。如若说情绪影响着音乐作品的格调,那风格体系便决定着这种格调的类型,两者维持着一定的阶级关系。第三,精神属于音乐内容中最为高层次的部分,是创作者在特定社会背景下想要抒发的思想情感,包括对现实生活的反思还有创作的主旨。音乐的精神内容单纯配合专业技能始终不能全面、准确地认证,毕竟其是一种高级的审美活动与产物。
(二)非音乐性方面。
这类内容具备一定程度的主观性色彩。首先,绘画性内容,顾名思义,就是配合人的听觉感受来呈现出种种画面,使旋律、音响等转化成为线条、色彩,令音色成为一种时尚造型,进一步丰富听众的音乐世界。其次,文学性内容,存在于创作者的音乐表现还有听众的主观想象当中,其涉及过程、冲突、情绪三个层面,需要创作者借助节奏、音响等细节变化,来进行文字化的抒情表达,配合音乐主题来模拟对应的现实情境和情节,并使用某些音调来演绎出一系列事物等等。
四、音乐美学角度下音乐形式的实现路径。
(一)加深对音乐美学的了解。
首先,音高的控制。结合我国民族民间音乐发展史来看,为了紧跟音乐变化发展的趋势,就务必及时挣脱大小调体系的约束,创造出更加宽阔的音乐语言空间之余,使音乐表现力和听众的听觉感性特征持续增强,从而自主加入到现代音乐探索队列之中。在此期间,凭借理性设计作为核心的音乐构成模式,更加有助于激发出听众对音乐的感性想象力,增强音乐作品音响的感染力。因此,要想在音乐表现中遵循音乐美学,就要先学会平衡表达理性和感性的关系,准确控制音高。
其次,节奏的把握。现代音乐在节奏表现层面应该要学会突破传统音乐的约束,想方设法赋予音乐艺术超强的感染力。不仅仅要加入一些鲜活的节奏,同时还应该在节奏衔接上保持一定的跳跃性、灵活性、动态性特征,进而为增强整个音乐作品的表现张力奠定基础。需要注意的.是,音乐节奏把握上同样存在理性倾向,那就是在保证和传统音乐节奏有所区分之外,还应顺应大众的审美需要,切不可盲目越过大众听觉感受的范畴,否则会严重削减作品整体的审美效果。
最后,音色的处理。音色同样随着音乐艺术持续变化发展,如今已经随着各类乐器的使用,慢慢越过民族的界限,成为音乐作品中自由使用的元素。但是,总有些人过分追求音色的多元性,不能协调各个音色之间的关系,到头来不仅没有赋予音乐作品流行的推动力,反而破坏了收听效果,因此合理使用音色应该得到创作者们的重视。
(二)协调控制音乐作品的创作、表演、欣赏等细节。
第一,音乐作品的创作,实际上就是结合生活体验来进行乐谱记录的过程,许多艺术家习惯于结合丰富的生活体验和完善的构思,来将头脑中的种种思想透过音乐细致地传达出来。在此期间,要注意搭配好音乐作品的曲式还有旋律,这样才能确保作品问世后是独一无二的。由此看来,音乐艺术的创作和表现,需要经历非声音形态的表现对象选择、声音形态的听觉对象匹配、作品乐谱的形成等环节,任何环节都不可忽略。
第二,在进行音乐艺术表演期间,能够清楚地感受到其存在模式。表演者想要充分展示出一些音乐作品独特的艺术效果,就要先读懂乐谱,在经过深思熟虑之后,将各类音乐符号转变成为和谐的声音形态,再配合相关乐器和演奏技巧进行优美的呈现。所以说,在音乐表演期间,音乐艺术的存在形式由音乐符号、想象的音乐形象,转变成为现实的音乐作品。
第三,音乐作品欣赏环节中,听众会自觉地对当中的旋律、节奏进行整合,借此加深对音乐作品还有艺术的了解认识。在此期间,听众群体正经历着想象作品、加深情感体验、形成认识结果、做出综合评价等过程。
(三)进行审美和非审美式的融合。
音乐艺术作品属于一类有机整体,经过了审美和非审美式的整合处理。特别是在同一作品当中,这类融合更加有倾向性。譬如一些轻音乐或是抒情曲艺术作品,重点凸显审美价值,却对一些非审美价值进行弱化处理。现代音乐艺术展现形式更加注重审美、非审美价值的自然融合,毕竟只有两者高度统一之后,音乐作品才显得更为优美动听且富有内涵。归根结底,就是借助特殊的审美滤镜,来将一些科学知识、道德价值观等非审美价值要素巧妙地穿插进去,使得音乐作品本身的魅力增强、内涵更加丰富。
另外,保持音乐艺术内容和形式的统一关系。完美的音乐艺术作品,其内容和形式往往彼此关联缜密,相互契合[3]。事实上,音乐艺术作品在内容上显得比较独特,主题明确,而为了更加精准、完整地表达这部分音乐内容,就要求适当的音乐形式作为支撑。所以说,许多创作家都习惯了基于内容和形式的依存、制约关系来展开补充式创作,利用音乐形式把控着音乐内容的描述,配合音乐内容锁定音乐形式的筛选方向,不至于在表现过程中出现情感突兀、节奏紊乱等不良现象。
五、结语。
综上所述,基于音乐美学视角来细致性解析音乐艺术的形式和内容过后,还需要协调把握它们之间的联系、制约关系。作为广大听众群体,在进行各类音乐艺术作品欣赏过程中,不仅仅要关注其外在表现形式,还应该深入性钻研其核心内容。同样地,作为音乐创作人员,也应该在充分调查了解听众们的兴趣偏好基础上,处理好音乐作品的表现形式和内容的关系,做到及时透过整体进行创作梳理,促进作品在内容和形式上的和谐融合状态。长此以往,帮助更多人科学认识和准确把控音乐美学的基础性规律,提升大家的艺术表现力和审美素养,促进我国音乐艺术的繁荣发展。
参考文献。
读解电影与电影音乐论文篇十九
摘要:声乐艺术是音乐发展的历史,是音乐艺术的综合形态。
它不同于文学诗歌,也不同于纯粹的器乐表演,它有自己独特的风格。
声乐艺术包括创作的歌词、歌曲和最后审美的过程。
本文论述了声乐的构成和审美,声乐结构与审美完美结合,相互促进。
关键词:艺术美;声乐;审美
1声乐艺术的特点
1.1音乐与语言结合:声乐最突出的特征之一就是语言与音乐的结合。
声乐语言,从创作到演唱,划分为三个阶段。
它是一个词作者根据物质生活或已有的音乐创造了一种典型的文学语言———歌词。
歌词的特点是音乐性强,朗朗上口;二是通过对歌词内容理解的基础上谱曲———旋律音调;第三是通过歌词和旋律来重新创作,将声乐生动的演绎出来。
从曲调的旋律中体会出,它不能脱离音调和节奏,特别是一些丰富的民族声乐作品,丰富的民间歌曲之间几乎可以被认为是其民族语言或地方语言的延伸,因此,声乐艺术不仅是一种音乐艺术的语言艺术,而是音乐的语言艺术。
它比单纯的乐器更直观,比单纯的语言艺术更具音乐性。
1.2思想与情感的抒发:歌唱艺术以表达思想和感情为特色,歌唱艺术的美,是以音乐语言为载体,把各种思想和情感放在人们的生活中。
歌唱艺术的美妙之处就在于作者把内心的想法和感受以声乐化的语言为载体,与听者产生某种共鸣之后,它会让人们感动或受到影响。
所谓“一声唱融神处,毛骨悚然六月寒”(朱权《太和正音谱》)[1],给人一种很深的感觉,在这首歌中,在心上所引起的共鸣和震撼是强大的。
因此,它是许多歌手歌唱艺术的最高境界,是灵魂歌手的代表。
这位歌手用心灵来进行艺术创作,体味到了艺术的理念。
歌手与听者的心心相通,一同来完成艺术创作与艺术欣赏的全过程。
2声乐艺术的构成
追溯音乐史的发展,音乐美的初始表现在一个全面的音乐体裁形式。
声乐艺术是通过音乐的发展和一个全面的艺术形式,它不仅与纯文学的诗歌不同,而且也不同于工具性音乐,它不是一个简单的文学作品,它具有独立的人格、规则、原则和表现。
有它自己独特的艺术价值,给人以纯净的美。
因此,声乐表演艺术的总体结构,不可或缺。
2.1歌词:歌词是作为诗歌或词曲来唱。
歌词之美美于形式结构、意境。
它是语言的运用,生动、简洁、全面地为之歌唱表达生活的内容和理念。
它是美国歌曲不可或缺的组成部分。
歌词是诗歌的文学语言形式,同时又是歌唱的用心创造,所以它必须是简洁、准确、优美的,用最基本的词语来概括人们的思想和感情,来反映生活状况。
可以说文字是语言的“灵魂”,通过文字、句子和意义来创造优美的.音乐形象,以实现歌词简洁、美观,从而达到相应的艺术效果。
作为歌词的语言,特别是优秀的诗歌、文字、散文等,一首歌长度不会太长,可以将在一段时间里的复杂的故事、思想表达明确。
2.2旋律:旋律是由不同音高的声音在一定的节奏中组成的。
旋律在声乐艺术中起着至关重要的作用。
它构成了声乐艺术的主体,是用来传递情感和精神内涵的一首歌,传达现实生活中人们的真实感受。
旋律由音调、节奏等组成。
旋律是歌曲的基本需要。
它是一种特殊的艺术风格,体现了时代和个人的独特色彩,这些因素的色调通过各种旋律的发展手法,塑性创造一个完美的声乐艺术形象。
音乐的节奏是一个一种语言的自然韵律,它也显示了某些句式的特征。
在时间和速度上,安排以不同的方式排列,呈现出各种有节奏的图案。
最后,音乐的和谐也是一个不可或缺的因素,丰富了旋律的表现。
2.3声乐作品的创作要领
2.3.1对风格的把握:中国是一个多民族的国家,不同的地方有不同的地理风格。
在歌曲创作中不可分离民族特色。
掌握了民族风格和特色,是创作歌曲的基础。
没有民族音乐元素,谱写一首好歌很难。
2.3.2歌曲个性的突破:歌曲的个性主要表现在2个方面。
歌词与曲谱,两者相辅相成,相得益彰[2]。
1、歌词的锤炼。
研究者在声乐作品中做了数百个研究,发现了一个共同的特点:所有美丽易唱的经典歌曲,歌词很精炼,歌词中总有那么一个词或句子可以让人兴奋或心潮澎湃。
要创造一首优美的歌曲,就要研究歌词了,一首优秀的音乐作品的诞生,与歌词是分不开的。
【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/6307789.html】